ocimag #67 (download pdf)
Transcripción
ocimag #67 (download pdf)
67 Dirección: Rubén Vidal Dirección de arte y diseño gráfico: Ocimag Publicidad y márketing: Javier Morán, Sandra Montosa Redacción: Rosario Muñoz Contenidos moda: Rosario Muñoz Contenidos música: Sandra Montosa Contenidos diseño y arte: Tactelgraphics Colaboradores: Half Nelson, Vidal Romero, Catalina Isis, Bruno Garca, Agustín Velasco, Marisol Salanova, Laura Posse, Beatriz Acosta, Álex Braza, Chío Ruiz, Comunica Surf, Nadia Leal, Nacho Romero, Ana Miguel, Jacobo Sánchez Portada y staff: fotografía Manu de León, make up Estíbaliz Otero, estilismo Fer Decartaya, modelo Mari Halang de Uniko Models. Look portada: peto vaquero Diesel, sudadera Reef, leggings a modo de camiseta Nike, sombrero Brixton Edición: José Miguel Torrente Web: Erika Gallo Distribución: Ocimag Publicidad: [email protected] Información: [email protected]. Tel.: +34 962 971 002 Edita: Rubén Vidal. Depósito legal: V-4859-2008 OCIMAG #67, trimestral de abril, mayo y junio de 2016. OCIMAG no se hace responsable de las opiniones o comentarios de sus colaboradores. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de cualquier contenido escrito o gráfico aparecido en esta publicación o en su versión online sin la autorización expresa y por escrito del director www.ocimag.com Sumario MODA 4. Vans 50 años. 6. Nike Lab Natural Motion. 8. Noticias moda. 10. Melody Ehsani / entrevista. 38. Wouh / editorial de moda por Manu de León. MÚSICA 12. Noticias música. 14. Raster Noton / entrevista. 16. Red Axes / entrevista. 18. Suuns / entrevista. 20. Sónar + D. 22. Tresor. 24. Innercut / entrevista. 26. Ben Klock / entrevista. 28. Moderat / entrevista. 30. Primal DISEÑO 46. Noticias ARTE 52. Noticias arte. 54. Wu Zei. 56. Arco Scream / entrevista. 32. The Orb / entrevista. 34. Shit Robot / entrevista. 36. Nuevos lanzamientos. diseño y proyectos. 48. Diseño experiencial. 50. Nathaniel Russell / entrevista. 2016. 58. Jonathan Monagman / entrevista. 60. Arte y expos. VANS 50 AÑOS VANS CELEBRA SU 50.º ANIVERSARIO POR TODO LO ALTO. Y ES QUE SON CINCUENTA AÑOS DE HITOS HISTÓRICOS LOGRADOS A TRAVÉS DEL COMPROMISO REAL CON UN ESTILO DE VIDA MARCADO POR LA PASIÓN POR EL SKATEBOARDING, EL ARTE, LA MÚSICA Y LA CULTURA URBANAS. Texto: Rosario Muñoz. Foto: Archivo Vans |4| Medio siglo de historia ha pasado desde aquel día de marzo de 1966 en una pequeña ciudad del condado de Orange, California, en el que los hermanos Van Doren inauguraban un negocio familiar de venta de zapatillas de fabricación artesanal con tan solo tres modelos disponibles, entre ellos el #44, hoy convertido en uno de los iconos de la marca: las Authentic. Convertida en un clásico contemporáneo que se mantiene inamovible década tras década, Vans ha construido todo un universo alrededor de su herencia Off the Wall, y ha marcado una trayectoria internacional que persiste por encima de modas y tendencias con un estilo característico, fiel a su filosofía de la libre expresión y la creación de una cultura única influenciada por jóvenes de todas las generaciones, los deportes de acción y el apoyo al arte en todas sus expresiones a través de plataformas como House of Vans, centro cultural de la marca en diferentes ciudades de todo el mundo, y otras iniciativas creadas o esponsorizadas por este clásico de las sneakers. Para celebrar estos cincuenta años de historia, popularidad y compromiso, el pasado día 16 de marzo Vans puso en marcha una cadena de eventos mundiales, desde Nueva York hasta Hong Kong, pasando por São Paulo y Mexico D.F., en los que reunió a miles de invitados bajo la inconfundible bandera checkboard, icónico print de la marca, a través de distintas acciones: workshops interactivos, instalaciones vintage, exposiciones retrospectivas y actuaciones inolvidables con artistas y bandas de estilos muy diver- sos, que incluyen punk-rock, hip-hop, indie y electrónica, pues todos estos géneros representan la singular estética musical de Vans. Así, los afortunados asistentes a cualquiera de los diez eventos globales que la marca organizó alrededor del mundo pudieron disfrutar de las actuaciones de artistas y bandas de la talla de Nas, Dinosaur Jr., Wu-Tang Clan, The Kills, Erykah Badu, Jamie XX y Dizzee Rascal, entre otras muchas figuras internacionales. Pero no se vayan todavía, que aún hay más, porque a lo largo de 2016 Vans organizará una serie de actividades por todo el mundo, como exhibiciones de skateboarding, conciertos, talleres de diseño y exposiciones, orientados a potenciar las comunidades creativas que han apoyado a Vans durante los últimos cincuenta años. Para reforzar los grandes fastos del aniversario, la marca ha puesto en marcha la campaña La historia de Vans, como un tributo a su legado, con un vídeo que destaca los modelos más emblemáticos entremezclados en una animación compuesta, fotograma a fotograma, por diferentes técnicas para representar la celebración de sus cincuenta años de historia, y cuatro piezas más que subrayan las formas más emblemáticas de la expresión creativa de Vans y definen el mantra del estilo de vida Off The Wall. Para estar al tanto de las últimas novedades de la campaña La historia de Vans, y compartir tu propia historia, sigue el hashtag #Since66. Porque todos, de una forma u otra, hemos construido recuerdos con unas Vans de por medio, y lo que nos queda. www.vans.es NIKE LAB NATURAL MOTION EL CALZADO NIKE ES UNA EXCELENTE EJEMPLIFICACIÓN DE CÓMO DISEÑO Y TECNOLOGÍA TRABAJAN AL UNÍSONO CON UN FIN COMÚN: MEJORAR EL MOVIMIENTO NATURAL DE LOS ATLETAS. LOS DESVARÍOS CONSTRUCTIVOS DEL EQUIPO DE DISEÑO DE LA FIRMA PUEDEN VERSE EN LA MUESTRA THE NATURE OF MOTION, DENTRO DE LA MILANO DESIGN WEEK, DONDE SE DAN CITA LAS MENTES MÁS CREATIVAS DEL DISEÑO, UN ENCUENTRO INELUDIBLE DONDE DESCUBRIR LA VANGUARDIA CREATIVA DEL MOMENTO. Texto: Agustín Velasco La Milano Design Week 2016 albergó una muestra insólita en la que la experimentación en estado puro fue la protagonista. El proceso innovador no es en ningún caso determinista, sino que la innovación nace del desvarío, de hacer posible el sin sentido, de plantearse preguntas y dar respuestas sin apego a su practicidad… y de todo ello terminan surgiendo, y depurándose, ideas, conceptos y soluciones que tienen su reflejo en la vida real y que la mejoran ostensiblemente. No se trata de pensar ‘mejor’ sino de pensar ‘diferente’, arriesgarse y salirse de las normas. En The Nature of Motion los diseñadores de Nike se plantearon la experimentación del concepto de ‘movimiento natural’ inspirándose en la forma en que la energía de un atleta se mueve en ciclos: preparación, ejecución y recuperación. Deseaban aplicar ese proceso de circuito cerrado a la hora de desarrollar el calzado, teniendo en cuenta que los materiales pasan por estados paralelos al del atleta. De esta forma se ha generado una interesante colección de experimentos que tienen en común el uso de la parte de arriba de unas Flyknit, y que son una excelente aproximación a cómo se siembra una idea innovadora de la que germine algo práctico. Por ejemplo, los diseñadores se fijaron en los caminos adoquinados que se encuentran en los jardines de Taiwán, y por los que los locales caminan descalzos a modo de tratamiento de reflexología, y se dijeron: “¿Por qué no tratamos de imitar esa sensación bajo los pies incorporando al prototipo a modo de suela unas rocas recogi- |6| das en la sede mundial de Nike, cerca de Beaverton, Oregón?”. O, por ejemplo, se plantearon crear una densa suela a base de compilar esferas de espuma de poliuretano en dos tamaños, de modo que si bien cada una se comprime independientemente para contrarrestar el impacto, lo cierto es que el conjunto reacciona colectivamente para formar un sistema de amortiguación que amplifica el retorno de energía y anima al usuario a abrazar la inestabilidad. Y ¿si aplicaran un sistema vibracional que ayudara al atleta a recuperarse sin dejar de moverse? Obviamente, el resultado final es una ideaconcepto a la que habría que darle un desarrollo práctico, pero siempre es interesante plantearse lo impracticable para refinar las ideas. El diseño y la innovación no son ajenos al sentido del humor, como demuestra que los diseñadores usen a modo de extravagante sistema de amortiguación la colocación de mopas bajo los pies. Hay un mensaje claro que se lanza a los demás contendientes en competición: “¡Voy a limpiar el suelo contigo!”. Ideas todas que navegan entre lo conceptual y lo práctico se mezclan en los insólitos prototipos que desarrollan los cerebros del laboratorio de diseño de Nike, capitaneados por Noah Murphy Reinthertz, líder de diseño sostenible de la compañía, y Nate Joe, director de diseño de Nike Sportswear, y por eso en esta muestra también se invita a jugar al espectador a través de diversos experimentos 3-D que el visitante disfrutó en la llamada Sensation Room de la muestra. www.nike.com NOTICIAS MODA ITALIAN INDEPENDENT & ADIDAS LEVI’S SKATEBOARDING SS16 Italia Independent y Adidas introducen una nueva colección de gafas de sol como resultado de su nueva colaboración. Inspiradas por la creatividad y el estilo urbano de Adidas Originals, esta colección de gafas de sol está diseñada en polímero ligero con toques de goma y detalles inspirados en las prendas de Adidas Originals. Una colección que representa los valores fundamentales de ambas marcas, con un equilibrio perfecto entre innovación y tradición, que crea así una moderna gama de gafas de sol diseñadas con métodos característicos de la producción de arte: biinyección e impresión digital. Máxima protección, ligereza, resistencia y flexibilidad. www.italiaindependent.com Inspirada en los trabajadores apodados Blue Collar Workers, término acuñado en el siglo XIX que se refería a los trabajadores más humildes del puerto de San Francisco, Levi's Skateboarding crea una colección atemporal y funcional, en la que prima la comodidad al más puro estilo work wear. Hoy en día el skate exige prendas que duren y que permitan la máxima movilidad, al igual que los Blue Collar Workers. Por eso el gigante mundial de la industria del jean reinterpreta aquellas siluetas clásicas para introducirlas y adaptarlas a la escena actual. Levi's Skateboarding es una línea creada por y para skaters, que combina las mejores prestaciones a la hora de patinar sin limitaciones. www.levis.com REEBOK ALIEN STOMPER HUF X OBEY Para celebrar el 30.º aniversario de la película dirigida por James Cameron, Aliens –en España Aliens, el regreso–, Reebok se alía con Fox para lanzar una reedición del modelo original Alien Stomper, el modelo utilizado por Sigourney Weaver en el taquillazo del año 1986. La reedición de Reebok incluye una versión alta y otra baja, y es un sutil guiño al planeta LV-426 de la película. Aliens, el regreso se estrenó en Estados Unidos el 18 de Julio de 1986, fue número 1 en taquilla y alcanzó unas recaudaciones increíbles. Actualmente figura entre las diez mejores películas del género y sus zapatillas entre las más deseadas por los amantes de la ciencia-ficción y las sneakers. reebok.es Las pasiones crean lazos de amistad en el tiempo que se convierten en un estilo de vida y cambian la perspectiva con la que uno contempla su futuro. Es justo el caso de Keith Hufnage y Shepard Fairey, cuyos caminos se cruzaron durante los años noventa gracias al skateboarding. Años después, sus caminos vuelven a cruzarse para crear una colaboración entre sus marcas, que comparten la filosofía del Do It Yourself con la que se han establecido. Huf x Obey es una colección cápsula compuesta por las prendas básicas e indispensables para marcar la diferencia y desenvolverse sobre el patín. Dos iconos unidos para simbolizar la fuerza de una pasión convertida en un estilo de vida. obeyclothing.com |8| NOTICIAS MODA BURTON SS16 ROXY & COURRÈGES Una nueva y completa colección de Burton llega con la nueva temporada primavera-verano 2016 para ofrecernos la oportunidad de vivir toda clase de aventuras sin perder ni un ápice de estilo. Y es que la colección Durable Goods de la marca presenta una selección bien pensada de productos prácticos y funcionales, con toda clase de detalles técnicos, formas modernas y prints atractivos. Diseños funcionales, ligeros y resistentes en prendas de ropa para chico y chica, accesorios y material de camping, con estampados superfrescos, colores vívidos y la tecnología textil más avanzada de la marca especialista en snowboarding, adaptada a los meses más cálidos del año. www.burton.com Roxy y Courrèges se unen para ofrecernos una colección cápsula inspirada en la tradición visionaria de la casa francesa y el trabajo riguroso de la firma deportiva en diseño y producción de prendas de alto rendimiento. Cada marca ha aportado su savoir-faire para cambiar la percepción de la moda en las mujeres y potenciar su belleza real en una colaboración impulsada por la pasión de ambas firmas por el deporte. Una colección deportiva de alta gama que combina alto rendimiento técnico y un diseño excepcional de máxima calidad. La colección está formada por 16 piezas pensadas para el esquí, el snowboard, el running y los deportes de agua. Go, go, girls! www.roxy.com WRANGLER SS16 BRIXTON SPRING 2016 Wrangler es un clásico en la industria del denim que se ha mantenido durante décadas a la vanguardia de la innovación de las prendas jean. Wrangler vuelve esta temporada con su colección Ready, presentando la línea Active Ready para chico y chica con un denim cómodo y flexible perfecto para una vida activa, jeans para el verano confeccionados con coolmax, que emplea fibras inspiradas en la tecnología deportiva para conseguir un tejido denim ligero que se mantiene seco a pesar del calor. La filosofía Born Ready de Wrangler ha inspirado esta colección, diseñada para proporcionar libertad de movimientos las veinticuatro horas del día. www.wrangler.es La nueva colección de Brixton continúa fiel a su filosofía celebrando la autenticidad, lo atemporal y el eclecticismo con una colección que huele a motor, garaje, salitre y asfalto, y una campaña protagonizada por el mítico Kenny Anderson, los skaters Brad Cromer y Kevin Coakley, el bike builder Mark Choiniere y el tatuador Blake Wernli, entre otros, que representan el más diverso life style californiano y la esencia del street wear, con una muestra de estilos inspirados en la California más retro, con toques de los setenta para las prendas y los complementos femeninos y una perfecta selección de piezas inspiradas en el skate de los ochenta y el indie de los noventa. www.brixton.com |9| MELODY EHSANI | 10 | A PUNTO DE SEGUIR EL CAMINO MARCADO POR LAS COSTUMBRES QUE DICTA LA ORTODOXIA DE UNA FAMILIA TRADICIONAL PERSA EN CALIFORNIA, MELODY EHSANI DECIDE DAR UN GIRO DE CIENTO OCHENTA GRADOS A SU VIDA TRAS SER ADMITIDA EN LA FACULTAD DE DERECHO. SU FUERZA CREATIVA LA EMPUJA A ROMPER CON UN FUTURO CONCERTADO PARA COGER LAS RIENDAS DE UNA VOCACIÓN LATENTE. HOY MELODY EHSANI ES UNA DE LAS DISEÑADORAS MÁS RELEVANTES DE LA ESCENA DEL STREET WEAR FEMENINO Y EL DISEÑO DE JOYAS. CON UN ESTILO ÚNICO Y CARACTERÍSTICO, FRUTO DE LA FUSIÓN DE CULTURAS CON TOQUES DEL IMAGINARIO CALLEJERO DE SU CIUDAD NATAL, LOS ÁNGELES, UN MENSAJE PODEROSO QUE PROMUEVE LA LIBRE EXPRESIÓN DE LA IDENTIDAD FEMENINA, Y UNA LARGA Y PROLÍFICA TRAYECTORIA DE COLABORACIONES CON REEBOK, MELODY EHSANI SIMBOLIZA EL TRIUNFO DE UNA NUEVA VISIÓN DEL STREET WEAR, QUE TRANSFORMA LOS CONCEPTOS DEL SPORT Y LA SOFISTICACIÓN PARA CREAR UNA SILUETA DIFERENTE, CONFORTABLE, FEMENINA Y CON CARÁCTER DE SOBRA. Entrevista: Rosario Muñoz ¿Cómo descubriste que el diseño iba a ser tu propósito en la vida? Crecí en un hogar con un entorno artístico: mis padres eran pintores. Yo nunca me vi como una artista, porque para mí la pintura no era una gran forma de expresión creativa. Yo la veía como una actividad más técnica: siempre estaba inventando cosas, me encantaban las cosas hermosas pero siempre tuve una parte bastante práctica. Me interesaba por descubrir cómo funcionaban las cosas y cómo hacer que funcionasen aún mejor. Cuando crecí me di cuenta de que estaba bien ver disciplinas como la pintura como algo técnico, pero que también había otro tipo de creativos, como los diseñadores, así que me dejé llevar para llegar al rol que estaba destinado para mí. ¿Cómo ha sido el camino que te ha llevado al éxito como diseñadora con marca propia? Ha sido bastante increíble. Empecé pronto, con la oportunidad de trabajar con algunas personas inspiradoras y de mucho talento a las que admiraba. Por supuesto, ha habido muchos retos y dificultades a lo largo del camino, pero ninguno de ellos ha importado, porque al final he encontrado lo que quería. Aunque tus diseños de ropa y joyería respiran un fuerte aroma a street life, de alguna manera siempre detecto alguna influencia étnica y ancestral en ellos. ¿Cuánto ha influido la cultura persa en tu trabajo? Estoy segura de que crecer en un hogar persa ha ejercido fuertes influencias en mi trabajo, puesto que ha formado parte del tejido de mi sistema de valores y mi formación cultural como individuo. He sido muy afortunada al crecer rodeada de muchos y muy diversos círculos de personas, y también empecé a viajar muy joven, lo que sin duda ha contribuido igualmente a la formación de las bases de mi estética. Nos gusta mucho la filosofía de Melody Ehsani, que empodera la integridad de la mujer y su libre expresión. ¿Cómo apoyas a la comunidad a través de tu trabajo como diseñadora? Creo que es importante para las niñas saber que ayudar no significa que tienen que formar parte de una ONG o una organización de caridad. Todo eso es maravilloso y puede ser muy gratificante si es lo tuyo, pero el mejor servicio que puedes darle al mundo es mostrarte tal y como eres y hacer lo que estás destinada a hacer. Yo estoy involucrada en diferentes cosas, pero creo que para muchas mujeres lo más importante es que he creado una especie de camino alternativo para mostrarse a sí mismas. Así es como ayudo a mi comunidad: facilitando una forma diferente de hacer las cosas, haciéndoles ver que, si yo puedo, ellas también pueden, que sí es posible. ¿En qué tipo de mujer piensas cuando te enfrentas a la creación de una colección o una nueva pieza? Pienso en mujeres despiertas o que buscan cómo despertarse. Mujeres que quieren algo diferente y fresco en el mensaje, pero icónico y clásico en cuanto a la estética. Somos fans de tus colaboraciones con Reebok. Cuéntanos cómo empezó este proyecto y cómo desarrollas las colecciones, desde las prendas hasta las zapatillas. Hace tiempo diseñé un zapato para ellos como parte de un programa que estaban haciendo con un grupo de mujeres. Quedó muy bien y llamó su atención, así que me hicieron una propuesta de colaboración. Reebok tiene un programa de diseño muy intenso: todo lo que creamos se diseña con al menos 16 meses de antelación. Las primeras fases del proceso incluyen desde el storytellling y la fabricación hasta las siluetas y el ajuste. ¿Te marca Reebok alguna directriz para trabajar? No, son geniales en cuanto a la confianza que depositan en mí; me dan total libertad para marcar la dirección que yo quiera seguir a la hora de diseñar. Le hemos puesto a tus diseños de joyería la etiqueta de ‘street jewelry’. Es potente, divertida y femenina al mismo tiempo. ¿De dónde te viene la inspiración para tus creaciones? La inspiración viene de muchos y muy diferentes lugares: está enraizada en la cultura donde crecí, que además incluye música, actualidad, naturaleza, etc. Actualmente existe una clara confluencia entre deporte y street life, y tus diseños son una perfecta fusión de ambos. ¿Es este el nuevo código estético del street wear? Opino que sí lo es. Es la combinación perfecta cuando eres capaz de incorporar por igual componentes femeninos y masculinos en un mismo look. A menudo me encuentro a mí misma en la sección de ropa masculina, comprando prendas y luego alterándolas para que se ajusten a mí. En general, creo que las mujeres solo quieren estar cómodas sin comprometer ese sentimiento de feminidad, sentir que pueden verse guapas al mismo tiempo que cómodas. Háblanos sobre la iniciativa The Virtues Project, ese pequeño toque de sabiduría que recibimos con cada newsletter de Melody Ehsani, y que a mí, personalmente me encanta. En mi opinión, la comprensión de las virtudes más simples es muy importante. Cada vez que aprendo sobre el verdadero significado de una virtud y lo practico, obtengo una mejor perspectiva de mi vida y mis relaciones. Siempre que encuentro algún tipo de herramienta que de verdad pueda beneficiar a la gente, me gusta compartir ese hallazgo. Siento que muchas de las personas que apoyan mi marca y son parte de mi comunidad lo aprecian. No se trata solo de productos y moda: se trata de qué es lo que los mueve y el amor que hay detrás. | 11 | NOTICIAS MÚSICA OASIS FESTIVAL 2016 RAZZMATAZZ THIS IS HARDCORE Oasis Festival es un paraíso electrónico en medio del desierto. La segunda edición tendrá lugar del 16 al 18 de septiembre en Marrakech, y hasta la fecha los nombres anunciados comprenden un line up de infarto: Amine K, Bicep, Booka Shade, B. Traits, David August, Derrick May, Dixon, Dolan Bergin, Dubfire, Dusky, Eli & Fur, George Fitzgerald, Helena Hauff, Jennifer Cardini, Job Jobse, Leon Vynehall, Lindstrøm live, Mano Le Tough, Margaret Dygas, Maya Jane Coles, Midland, Motor City Drum Ensemble, Objekt, Omar Souleyman Live, Prins Thomas, Rodriguez Jr. Live, Sei A, Hunee, Speaking Minds, Tale Od Us y The Black Madonna. Grandeza sonora en un lugar de ensueño. theoasisfest.com Un año más regresa This Is Hardcore a Razzmatazz, uno de los mayores eventos en una de las mejores salas, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio con una programación cargada de artistas que revolucionan las pistas de baile de todo el mundo. This Is Hardcore nos ofrece una programación especial a cargo de sellos y colectivos internacionales que organizarán sus propias fiestas y llenarán la casa de invitados de peso. Nombres como Heidi, Josh Wink, Dave Clarke, Louisahhh, Joefarr, Ben Sims, el B2B de Simian Mobile Disco y George Fitzgerald o Paranoid London, entre muchos otros, visitarán Barcelona para llenar el Razzmatazz de pura vanguardia sonora. www.salarazzmatazz.com 100% PSYCH ELECTROSPLAH 2016 SON Estrella Galicia presenta 100% Psych, un ciclo de conciertos creado por Giradiscos y Universalodds, almas máter de algunas de las programaciones musicales más arriesgadas de nuestro país. Un ciclo atrevido y avanzado que arrancó el pasado mes de abril, con fechas hasta el próximo mes de julio, en las que podremos descubrir las propuestas más novedosas de la psicodelia y el rock progresivo internacionales. Música nutritiva y que aporta la parte experimental y más oscura del arte musical. Por 100% Psych ya ha pasado el folk-rock nómada de Melange o el krautrock psicodélico de Gnod, máximos exponentes de esta disciplina musical. Atentos a los nuevas fechas. son.estrellagalicia.com ElectroSplash vuelve a la carga los próximos 8, 9 y 10 de julio en la playa de Fora Forat de Vinaròs. Tres días junto al Mediterráneo, con algunos de los artistas más reconocidos tanto nacionales como internacionales. Figuras míticas de la escena electrónica como Âme, Tama Sumo, Hunee, Fred P, Kresy, Fort Romeau, Bearoid, Skygaze, The Suicide of Western Culture, Benedikt Frey, XDB, Tama Sumo, Hunee, Edward, Helena Hauff o Eduardo de la Calle, entre otros. Además, este año ElectroSplash también presentará su faceta más indie con la participación de bandas con potentes directos del panorama indie electrónico, como Dorian, Polock o We Are Standard. ¿Quién da más? electrosplash.com | 12 | NOTICIAS MÚSICA NOCHES DEL JARDÍN BOTÁNICO RBMA EN SÓNAR BARCELONA 2016 Del 27 de junio al 29 de julio una exquisita selección de artistas mostrarán sus últimos trabajos y éxitos en directo, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, un espacio natural privilegiado en pleno centro de Madrid. Se trata de un festival multifacético donde se mezclarán generaciones y estilos, jazz, música brasileña, latina, electrónica o rock y pop, haciendo del eclecticismo su carta de presentación. Ya se han presentado los primeros nombres: The Lumineers, Rozalén, Quilapayún, Wilco, Toquinho & Maria Creuza, The Alan Parsons Project, Benjamín Clementine, M83, Marillion o Robert Plant & The Sensational Space Shifters, entre muchos otros. www.nochesdelbotanico.com Red Bull Music Academy vuelve a comisariar, en el festival Sónar Barcelona, el escenario SonarDôme, en el que será el duodécimo año de colaboración. Los próximos 16, 17 y 18 de junio, Red Bull Music Academy vuelve a programar un line up donde los directos de alumnos y exalumnos de la Academy se alternarán con los de artistas clásicos y afiliados a la institución, siempre teniendo en cuenta como denominador común la calidad. Jamie Woon, Club Cheval, Canblaster, Magic Mountain High, Gerd Janson o Underground Resistance, entre muchos otros, representarán la pasión por la creatividad musical y la expresión creativa con visión de futuro. www.redbullmusicacademy.com DGTL BARCELONA 2016 ‘JUNK’, NUEVO DISCO DE M83 La segunda edición de DGTL Barcelona revela el cartel casi completo para los próximos 12 y 13 de agosto de 2016, con una selección sólida de Dj y productores, que han sabido hacerse un lugar en el podio de la electrónica de calidad a través de distintos estilos y tonalidades musicales. Así pues, este 2016 podemos encontrar cabezas de cartel como Nina Kraviz, Maceo Plex, Âme Dj, Jamie Jones b2b Joseph Capriati, Pan-Pot, Dixon, Robert Hood, Marcel Dettmann, Agoria, Gui Boratto, Fort Romeau o KiNK, entre muchos otros. Todos acompañados por el arte extravagante y futurista marca de la casa, que inundará el Parc del Fòrum con un look & feel 100% industrial. www.dgtl.es M83 ha presentado Junk, su esperadísimo nuevo álbum. Tras su trabajo anterior, Hurry Up, We’re Dreaming –nominado a los Grammy–, que incluía su exitoso single Midnight City, y dos años de triunfante gira mundial, Anthony Gonzalez –arquitecto musical de M83, compositor, front man y vocalista–, regresa con una notable evolución artística y muestra distintas vertientes de sí mismo. Mientras los anteriores discos de M83 siempre han combinado géneros de manera nostálgica pero provocativa –del ambient y el shoegaze al synth-pop y el rock alternativo de los noventa–, en Junk, Gonzalez experimenta con estilos que nunca había explorado. (Foto: Andrew Arthur). ilovem83.com | 13 | RA STER - N OTO N OLAF BENDER ES BYETONE, PERO TAMBIÉN UNO DE LOS FUNDADORES DEL MÍTICO SELLO ALEMÁN RASTERNOTON, QUE ESTE AÑO CELEBRA SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO CON UNA SERIE DE EVENTOS QUE, COMO NO PODÍA SER DE OTRO MODO, VUELVEN A PONER DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA DE ESTA DISCOGRÁFICA EN LA DEFINICIÓN DE UNOS CÓDIGOS DE SONIDO, DE DISEÑO Y TAMBIÉN ÉTICOS QUE LA HACEN IMPRESCINDIBLE EN EL PANORAMA DE LA ELECTRÓNICA CONTEMPORÁNEA. A MEDIO CAMINO ENTRE LA VANGUARDIA DE LA INVESTIGACIÓN SONORA Y VISUAL, EL DISEÑO Y EL HEDONISMO DE LA PISTA DE BAILE, RASTER-NOTON CELEBRA SU ANIVERSARIO, MUY POSIBLEMENTE, EN SU MOMENTO DE MAYOR EXPANSIÓN. Texto: Half Nelson. Foto: Pere Virgili ¿Podrías mencionar alguno de los momentos más destacados de estos veinte años de carrera? Es una pregunta muy difícil, pero intentaré ser preciso. Para nosotros siempre fueron muy importantes nuestros Electric Campfires anuales, donde todos los artistas del sello podían presentar su último material al público, y gratis; pero también eran una oportunidad para reencontrarnos, reunirnos, ensayar, debatir y, por supuesto, también celebrar y fortalecer nuestra amistad. En ese sentido, los primeros tours del sello por Japón tuvieron un significado similar. También creo que fue muy importante la colaboración con la Galería de Arte Contemporáneo de Leipzig a finales de los noventa, ya que fue nuestra primera oportunidad de dirigirnos a un público más amplio. Además, muchas futuras colaboraciones con gente como Scanner, Mika Vainio, Carl Michael von Hausswolff, Plastikman o Thomas Brinkmann se gestaron durante nuestras instalaciones allí. También fue importante el premio Ars Electronica que se nos concedió en 2000 en el campo de la música digital; y también nuestro primer libro fue premiado como uno de los mejor diseñados del mundo por la Stiftung Buchkunst de Fráncfort. Además, también me gustaría señalar las colaboraciones con una serie de artistas a los que nos sentimos muy unidos: Ryuichi Sakamoto, Cosey Fanni | 14 | Tutti o Wolfgang Voigt, por citar solo unos pocos. Aunque todo eso no es nada comparado con todos los momentos emocionantes que hemos vivido a lo largo de estos años. Cuando se inició el sello, ¿creíais que ibais a durar tanto tiempo? No, nunca se planeó algo así. El sello era un vehículo para publicar nuestros trabajos e investigar con nuevos formatos físicos y sonoros. Es difícil decir esto sin sonar pedante, pero no queríamos tener un gran hit, sino simplemente dejar nuestra influencia para futuras generaciones. Can fue una banda muy importante para nosotros, pero nunca tuvieron un hit. Su ética de trabajo y su talento nos inspiraron a nosotros y muchos otros para atrevernos a experimentar: eso es lo que queríamos. ¿Creéis que estáis en el mejor momento del sello? Es una pregunta muy difícil. Para nosotros el sello siempre tuvo una idea de futuro, de estar continuamente haciendo cosas, sacando discos, sobre todo los de Carsten y Frank (Brestchneider); si pensáramos que nuestro mejor momento es este o que ya pasó tendríamos que dejarlo, porque queremos siempre progresar y no seríamos honestos sacando unos discos si creyéramos que no son mejores que los anteriores. Para nosotros, uno de los highlights del año será el showcase de Raster-Noton en el Sónar, ¿puedes avanzarnos algo de lo que estáis preparando? Para nosotros también será especial, aunque el showcase de Sónar no sea algo con un formato superespecial. Serán tres conciertos individuales de Ryoji Ikeda, Alva Noto y Byetone, pero que reflejan muy bien la filosofía del sello: son tres de las caras más importantes del sello. Ikeda con un show con un concepto muy potente y muy preciso. Mi set no es tan frío, me gusta mucho la interacción con el público, es lo que me gusta de hacer directos. Y Carsten [Nicolai, que publica como Alva Noto], como siempre, más digital. Háblanos de esta instalación, White Circle, que ya ha empezado a funcionar. Sí, este es uno de los eventos centrales de las celebraciones del vigésimo aniversario. Es una instalación de 47 altavoces que crean un sonido circular y en la que van a sonar piezas compuestas para la ocasión por Alva Noto, Kyoka, Frank Bretschneider y Kangding Ray, y que el sistema interpreta al mismo tiempo con una combinación de luces. Podría usarse para shows en directo, pero la idea original es la de una instalación de luz y sonido que interactúa por sí misma. Se inauguró en marzo en la galería ZKM de Karlsruhe, pero vamos a trasladarla a diferentes eventos a lo largo de este año y del próximo. No te puedo dar muchos detalles, pero es posible que se vea en España también. De momento, tenemos confirmado Londres, Berlín y Tiblisi (Georgia). Entrevista completa en ocimag.com RED AXES AUNQUE SIEMPRE HABÍA FUNCIONADO COMO UN DESTINO TURÍSTICO PARA LAS ÉLITES ECONÓMICAS, HASTA HACE POCO TIEMPO A NADIE SE LE HABRÍA OCURRIDO PENSAR EN ISRAEL COMO UN LUGAR DE PEREGRINACIÓN ELECTRÓNICA. SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA IDO DESARROLLÁNDOSE UN INTERESANTE CIRCUITO DE CLUBES EN LA CIUDAD DE TEL AVIV, A CUYO CALOR HAN CRECIDO UNA SERIE DE ARTISTAS Y PRODUCTORES QUE TRABAJAN CODO CON CODO, QUE COLABORAN Y SE APOYAN ENTRE SÍ, CONTRIBUYENDO AL CRECIMIENTO COMÚN DE SUS PROYECTOS Y DE ESA JOVEN ESCENA. UNA ESCENA EN LA QUE SOBRESALE UN DÚO QUE SE HACE LLAMAR RED AXES. Entrevista: Vidal Romero “Nos conocimos de niños, gracias a los torneos de tenis de mesa que Niv [Arzi] organizaba en su casa, pero la idea de Red Axes no tomó forma hasta que volvimos de Ámsterdam, una ciudad a la que habíamos ido como miembros de una banda de formato más pop, Red Cotton, y en la que descubrimos la música electrónica”. Dori Sadovnik, cincuenta por ciento de la banda, reconoce también que “existen un montón de aspectos en lo que hacemos que están heredados de aquella época” cuando le pregunto por todos esos trazos de post-punk y new wave, de pop clásico y art rock, que se adivinan en el fondo de muchas canciones de Red Axes. “Es la música que nos gusta y con la que hemos crecido, así que es normal que salga a la superficie en muchas de nuestras producciones”. Tel Aviv todavía suena a lugar exótico para muchos europeos. ¿Cómo es la escena en la ciudad? Es una ciudad estupenda, con un montón de arte, música y cosas interesantes sucediendo a todas horas; de hecho, estamos rodeados de gente con la que colaborar e inventar todo tipo de ideas locas. En cuanto a la escena electrónica, si en el pasado se conocía a Israel básicamente por la escena Goa Trance, en los últimos tiempos han aparecido muchos productores que trabajan en un entorno más cercano al house o al techno: gente como Moscoman, | 16 | Autarkic, Xen, Uriah o Yotam Avni. ¿Y crees que haber crecido en un lugar tan ‘aislado’ tiene algo que ver con el sonido de vuestro proyecto? Con esa mezcla de ritmos mecánicos y líneas de bajo deslavazadas, con todas esas capas de sonidos extraños en colisión continua y esos detalles étnicos que aparecen aquí y allá. En realidad, esos arreglos que llamas ‘étnicos’ están hechos con un controlador láser que utilizamos mucho y que tiene un sonido parecido a un theremin. Cuando escribimos un tema lo normal es que partamos de algún ritmo sencillo y que luego vayamos desarrollando capas por encima, pero no tenemos ninguna regla fija. Puede comenzar todo con un sample, con un riff de guitarra o con cualquier idea extraña que se nos ocurra. Vuestros temas suenan también muy directos, como si estuvieran improvisados en el estudio. Solemos hacer muchas jams en el estudio, tocamos instrumentos ‘tradicionales’. En mi caso, bajo y teclados; en el caso de Niv, guitarras y voces. Y tenemos muchos amigos músicos que colaboran en las sesiones de grabación. Nos interesa que la música tenga ese sentimiento de ‘directo’ del que hablas, que refleje de algún modo nuestras sesiones como Dj o nuestros conciertos, en los que, por cierto, suelen acompañarnos Abrao cantando y Yovav en las guitarras. Abrao es vuestro colaborador más habitual. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocemos desde los tiempos de Red Cotton y forma parte del proyecto desde el principio: participó en la primera canción que grabamos como Red Axes, Caminho de Dreyfus, y en ese momento supimos que estábamos hechos los unos para el otro. Y desde entonces no hemos parado de trabajar: fue el productor de nuestro primer álbum, Ballad of the Ice (I’m a Cliché, 2014), y ahora vamos a publicar su primer EP en nuestro sello. Habéis grabado EP para Correspondant, I’m a Cliché o Hivern, y cada uno de esos EP encaja en la estética particular de cada sello. Nunca hemos podido pensar de esa manera, porque se trata de algo que no ha sucedido. Enviamos al sello las canciones que tenemos terminadas y ellos escogen las que les interesan. Acabáis de publicar vuestro primer EP en Permanent Vacation, Sun, My Sweet Sun. Las canciones incluyen algunas de las melodías más extravagantes que habéis grabado hasta la fecha. Las tres canciones que incluye el EP se han grabado en épocas distintas, pero de algún modo están conectadas. Cockroaches es la más antigua: la grabamos en nuestro anterior estudio, que estaba en mi casa y en el que aparecían muchas cucarachas. Tantas que llegamos a pensar que venían para disfrutar de la fiesta. S E L E C C I Ó N SUUNS AUNQUE ESTÁN CENSADOS EN MONTREAL, LOS CUATRO INTEGRANTES DE SUUNS TIENEN (MUY) POCO QUE VER CON LA ESCENA DE SU CIUDAD. HOSCOS, AFILADOS, SUS DISCOS SON AUTÉNTICAS ANDANADAS DE UN ROCK ATMOSFÉRICO Y CUBISTA, EN EL QUE CONVIVEN PSICODELIA, MINIMALISMO, NOISE-ROCK Y TECHNO. Y, SIN EMBARGO, Y A PESAR DE QUE ESA RECETA PUEDA SONAR A EXPERIMENTO Y COMPLICACIONES, EL RESULTADO ES EXTRAÑAMENTE MAGNÉTICO: CANCIONES QUE SE PEGAN AL OÍDO Y QUE EMPUJAN LOS PIES CON INSULTANTE SOLTURA. UNA FÓRMULA QUE EN SU TERCER DISCO, HOLD/STILL (SECRETLY CANADIAN, 2016), BRILLA CON MÁS FUERZA QUE NUNCA. Entrevista: Vidal Romero. Foto: Caroline Desilets Vuestro primer disco, Zeroes QC (2010), ya definía a la perfección la manera que tenéis de tocar: seca, atmosférica, minimalista, punteada con estallidos ocasionales de violencia. Es un estilo que se ha ido refinando a medida que ibais grabando discos, pero que en el fondo no ha variado. Creo que es algo que hemos ido tanteando poco a poco. No nos gusta sentirnos cómodos mientras hacemos música, no nos gusta que nuestros oyentes se sientan cómodos mientras nos escuchan, así que intentamos buscar diferentes maneras de hacer canciones, que no tengan que ver necesariamente con arreglos convencionales. Por otro lado, no tenemos interés en hacernos famosos: estamos en esto para explorar nuestros propios límites y crecer como personas, y mientras más exploramos, más seguros nos sentimos de nuestras elecciones y más capacidad tenemos para concretar y refinar las ideas que nos gustan. La mayoría de vuestras canciones parecen enraizadas en una especie de minimalismo. Quiero decir, están hechas con pocos elementos, pero esos elementos están en mutación continua a lo largo de la canción. Lo habitual es que todo comience en el cerebro de alguno de noso- tros, casi siempre en el de Ben Shemie; una idea inicial que luego trabajamos entre todos, siempre buscando forzar los límites espaciales, para llegar hasta lugares desconocidos incluso para nosotros mismos. Y a veces tardamos mucho tiempo en conseguir ese objetivo: Instrument y Optimist, dos de las canciones del nuevo disco, han estado acompañándonos durante varios años antes de ver la luz. Otro aspecto que me interesa de vuestra música es que parece trabajar con muchos elementos contrapuestos: guitarras limpias contra bajos distorsionados, ritmos mecánicos contra melodías bonitas, melancolía contra ruido… Es algo que ha estado presente en nuestra música desde el principio: la dualidad, partir de ciertos aspectos y confrontarlos con elementos que parecen opuestos. En realidad es solo semideliberado, en el sentido de que muchas de esas cosas las descubrimos por accidente, después de haber estado dando muchas vueltas a una misma canción. Pero, como te decía antes, no nos interesa que nuestro público se sienta cómodo. Nos interesa que esté excitado y que se sienta provocado. Por último, me da la impresión de que tenéis una cierta conexión con la música electrónica, no solo en cuanto a la construcción de ritmos y estructuras, sino también en el tipo de sonidos que utilizáis o en la manera en que muchas de vuestras canciones están mezcladas. Por supuesto que sí. Las cajas de ritmos y los sintetizadores juegan un papel muy importante en nuestra música, así que es inevitable que ciertos aspectos de la música electrónica se cuelen por las rendijas. De todos modos, cada uno de los miembros de la banda tiene una relación y una opinión diferentes acerca de la electrónica, y esa tensión nos permite incorporarla de una manera extraña y, posiblemente, equivocada. Habéis grabado todas las canciones del disco en directo, y sin realizar overdubs. ¿Esto se debe a lo que me contabas antes, que habéis tocado esas canciones durante mucho tiempo antes de entrar al estudio? En algunos casos sí, pero no en todos. Digamos que llevábamos el ochenta por ciento del trabajo ya realizado desde casa y que el resto lo hemos terminado en el estudio. Pero la verdad es que grabamos en directo porque nos gusta sonar como una banda de directo, que en el fondo es lo que solemos hacer. Quiero decir, a lo largo del año dedicamos mucho más tiempo a tocar en directo que a grabar discos. Lee la entrevista completa en www.ocimag.com Sónar + D CONSCIENTES DE QUE EL VIRUS DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA NO SE HA QUEDADO ENCERRADO EN EL APRETADO ESPACIO DE UNA PISTA DE BAILE, SINO QUE CONTAMINA MULTITUD DE DISCIPLINAS RELACIONADAS CON EL ARTE Y EL ENTRETENIMIENTO, LOS RESPONSABLES DEL SÓNAR HAN CUIDADO SIEMPRE LAS ACTIVIDADES PARALELAS DE SU FESTIVAL PROGRAMANDO EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, TALLERES Y ENCUENTROS DE TODO TIPO, QUE ANALIZAN ESA POLINIZACIÓN CRUZADA Y AVENTURAN EL FUTURO QUE ESTÁ POR LLEGAR. DESDE HACE TRES AÑOS TODAS ESAS ACTIVIDADES ESTÁN REUNIDAS EN SÓNAR+D (16, 17 Y 18 DE JUNIO DURANTE SÓNAR DE DÍA EN FIRA MONTJÜIC), UN CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS CREATIVAS QUE CONSTITUYE UN AUTÉNTICO FESTIVAL DENTRO DEL FESTIVAL. Texto: Vidal Romero | 20 | El plato fuerte de esta cuarta edición es, por supuesto, la conferencia inaugural a cargo de Brian Eno, y no solo por el estatus de leyenda que reviste al no-músico y productor inglés, sino porque desde muy joven se ha preocupado por conceptualizar todos los aspectos que rodeaban la creación musical, y por encontrar conexiones entre esta y otras manifestaciones artísticas, como la pintura, el diseño gráfico o la videocreación. No es el único pionero que pasará por el congreso: responsable de varios canales de radio de la BBC, Jeff Smith hablará sobre el futuro de su medio en la época de la hiperconexión, y de la necesidad de ver Internet no como un enemigo, sino como una herramienta que permite acercarse mejor a los intereses de los oyentes. Un campo de trabajo cercano al de Matt Ogle y Ajay Kalia, responsables de los motores de búsqueda con los que Spotify gestiona las recomendaciones a sus usuarios, y Kate Crawford, directora de proyectos de investigación sobre Big Data en Microsoft. Sobre el manejo de los datos de manera atípica tratará otra de las secciones del congreso, Data Powered Art, en la que se darán cita artistas, colectivos e instituciones dedicados a interpretar el flujo de datos que recorre la red para localizar en su interior nuevas maneras de enfrentarse a la creación, tanto conceptual como formalmente. Las visualizaciones creativas de los españoles Domestic Data Streamers, las experiencias inmersivas de los norteamericanos Google Data Arts, las residencias artísticas del CERN y el archivo público de sonidos espaciales del observatorio astronómico ALMA forman parte de un programa en el que destaca la instalación que levantarán los ingleses Semiconductor en SonarPLANTA. Las relaciones entre música y espectáculo tendrán también, por supuesto, un papel protagonista dentro de la cita, con artistas como Jean Michel Jarre, Alva Noto, Byetone, Lawrence Lek (responsable de la parte visual dentro del nuevo proyecto multimedia de Kode9) o Richie Hawtin, que explicarán la manera en la que crean sus espectáculos de directo. Espectáculos que, por supuesto, forman parte de la programación del festival, al igual que otros a cargo de Anonhi o James Blake, que se estrenarán en Barcelona. Pero quizás lo más interesante dentro de la programación del congreso sea el apartado dedicado al emprendimiento: esas técnicas y estrategias que permiten conseguir que las creaciones artísticas sirvan para alimentar la cartera además del espíritu. Un aspecto en el que se centrarán las conferencias de Matt Clark (director creativo de la agencia UVA, pionera en el diseño de escenografías audiovisuales), Kalam Ali y Vincent Favrat (inversores especializados en el desarrollo de startups creativas) o Bu Vui, director de operaciones de ese fenómeno de masas llamado Minecraft. www.sonarplusd.com TRESOR 25 JAHRE ALT EL MÍTICO CLUB (Y DESPUÉS SELLO) BERLINÉS CUMPLIÓ EL PASADO 13 DE MARZO VEINTICINCO AÑOS DE TECHNO. FUNDADO EN 1991, APENAS DOS AÑOS DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL MURO, SU PRIMERA UBICACIÓN EN LA POTSDAMER PLATZ SERÍA CLAVE PARA DEFINIR LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LOS CLUBES MÁS AVANZADOS DE EUROPA. EN LOS SÓTANOS DE LOS ANTIGUOS GRANDES ALMACENES WERTHEIM, LA CÁMARA ACORAZADA QUE ANTES DE LA GUERRA ATESORABA LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA PASÓ A CONVERTIRSE EN EL MEJOR LUGAR DE LA CIUDAD PARA ESCUCHAR ESOS EXTRAÑOS DISCOS DE MÚSICA A LA VEZ EUFÓRICA, INFERNAL, ERÓTICA Y ESPIRITUAL QUE LLEGABA SOBRE TODO DESDE ESTADOS UNIDOS. Texto: Half Nelson Imagina que una gran cicatriz de solares yermos y edificios abandonados donde ni la policía ni el ayuntamiento tienen muy claro si tienen competencia para actuar atravesara una gran ciudad como Madrid o Barcelona y dejara un inmenso espacio al margen de la autoridad y la ley. Así era buena parte del Berlín oriental tras el colapso del régimen comunista en la República Democrática Alemana a la caída del muro el 9 de noviembre de 1989. Si además el local en cuestión estaba en la zona muerta entre las fronteras de los dos bloques, donde los edificios eran derribados para facilitar la visión de los tiradores del este sobre los pobres desgraciados que habían tenido la mala suerte de encontrar un agujero en el muro o la alambrada, no habría nadie en Berlín que se atreviera a echar a unos jóvenes con sueños artísticos que tan solo querían un local para continuar organizando fiestas y pinchando tras el cierre de su club en el Berlín occidental, el UFO. Dimitri Hegemann y Achim Kohlberger buscaban un local cuando la caída del muro les brindó la oportunidad de aprovechar el enorme espacio libre en el lado soviético, porque “en Berlín Oeste no quedaba un puto metro cuadrado libre”, decía Hegemann en Der Klang Der Familie (Alpha Decay, 2016), de Felix Denk y Sven von Thülen. Cuando descubrieron la escalera que llevaba a la cámara acorazada (‘tresor’, en alemán), sintieron “lo que debe sen- | 22 | tirse cuando se encuentra un tesoro azteca” (Johnnie Stieler, también en Der Klang Der Familie). Como club, el imponente aspecto de la sala de cajas de caudales, con el Dj encerrado tras unos barrotes de acero, las cajas metálicas todavía presentes, la reverberación del sonido contra el acero y el hormigón, la escasez de luz y el exceso de niebla enlatada, aseguraban a todo el que se atreviera a entrar una experiencia difícil de olvidar. Los Dj Tanith, Rok y Jonzon lo vieron claro: solo el techno más duro y al máximo volumen podía pincharse entre aquellas mugrientas paredes. Pronto, toda una generación de productores de Detroit vinieron en su ayuda. A los pocos meses, en el Tresor debutó en Berlín el colectivo de Detroit Underground Resistance, con Mad Mike Banks, Jeff Mills y Robert Hood en sus filas. Ellos tres bajo el futurista nombre de X-101 inauguraron el nuevo sello Tresor con un mítico primer maxi que ni siquiera tiene número de catálogo. Estamos en octubre de 1991. La popularidad del club se disparó en un momento de euforia y vacío de poder por la situación política, mientras que el espíritu tolerante de la escena electrónica cristalizaba en un club donde no hay barreras para nadie y los del este y los del oeste se mezclaban sin problemas. Los festivales al aire libre (Tresor Park, las primeras Love Parade) pasaron de congregar a unos pocos cientos a colapsar la ciudad con cientos de miles de participantes, lo que a la larga provocaría la desvinculación de Tresor y del resto de clubes pioneros de la ciudad. Casi tan viejo como el propio género, la alianza entre el sello Tresor y la segunda generación de Detroit (a los citados hay que añadir a Blake Baxter y Eddie Flashin' Fowlkes) perfilará un techno de sonido perfectamente reconocible, oscuro, musculoso, pero esquemático y obsesivo que pronto se extendería por todo el mundo: si no tienes un Tresor en casa es que no sabes lo que es el techno. También productores locales que se contaban como clientes en la noche inaugural del club formaron parte del catálogo: 3MB con Thomas Fehlmann (Palais Schaumburg, Sun Eletric, The Orb) y Moritz von Oswald (Palais Schaumburg, Basic Channel, Maurizio) o 3 Phase con Dr. Motte con el mítico tema Der Klang Der Familie que ocupó el Tresor 6. El círculo se cierra de momento con la referencia 262 a pachas entre Juan Atkins y Moritz von Oswald, con los tres maxis de Borderland. De vuelta al club, después de años de renovaciones del alquiler a corto plazo, finalmente en 2005 la licencia fue cancelada y el local demolido. Dos años más tarde, el club Tresor se trasladó a su ubicación actual en la Köpenickerstrasse y ahí es donde los días 21, 22 y 23 julio se celebrará un festival del que todavía no se han confirmado nombres, pero que a buen seguro contará con las grandes figuras del sello. I n n e r c u t DESDE IGUALADA (BARCELONA) EL JOVENCÍSIMO ADRIÀ DOMÈNECH SE PREPARA CONCIENZUDAMENTE PARA DAR EL GRAN SALTO AL FORMATO LARGO. DESPUÉS DE DEBUTAR EN EL SÓNAR EL PASADO AÑO, CONTINÚA TRABAJANDO PARA PERFILAR SU SONIDO, QUE EN MUY POCO TIEMPO HA BASCULADO DESDE EL POST-DUBSTEP BOMBÁSTICO A LO HUDSON MOHAWKE, HACIA UN POP ELECTRÓNICO CON MAYOR USO DE LAS VOCES. PESE A QUE PUEDA PARECER QUE SU ACTIVIDAD SE HA DETENIDO, ENSEGUIDA PODREMOS COMPROBAR COMO EN SU ESTUDIO CASERO NO PARA DE PREPARAR TEMAS Y QUE TAN SOLO NECESITA UN PEQUEÑO EMPUJÓN PARA EMPEZAR A DEMOSTRAR QUE YA ESTÁ MÁS QUE PREPARADO. Texto: Half Nelson. Foto: Ruben 242 Después la repercusión del EP Hidden Places que colgaste en Soundcloud el año pasado, decías que ibas a sacar otro EP antes de atreverte con un LP. [Risas] Sí, dije eso, pero no quería decir que fuera a publicarlo inmediatamente. Lo que quería decir es que estaba muy contento con haber completado el EP justo antes de actuar en el Sónar Village, pero que sentía que aún me faltaba mucho para desarrollar un sonido propio. Entonces, la actuación en el Sónar fue la excusa para sacar el EP… Sí, desde el momento en que me lo confirmaron estuve trabajando los temas para acudir al Sónar con algo de más entidad. Quería hacer un directo y no una sesión, y vi que si preparaba algún tema más podría completar un buen concierto. Veo que has colgado muy pocas cosas desde entonces. ¿Las estás reservando? Sí y no. He seguido produciendo temas y estoy muy contento con ellos, pero aún me falta un nexo en común para poder presentar un trabajo coherente. He enviado cosas a sellos porque tengo muchas ganas de seguir publicando, pero aún no hay nada concreto. Sí que te puedo confirmar que en breve saldrá un remix para una banda francesa. La verdad es que tengo mucho material, no paro de hacer temas, pero me estoy tomando con calma el ofrecerlos a los | 24 | sellos y encontrar el vínculo para acabar de redondear un maxi o un EP. ¿Y en qué línea van esos nuevos temas? Hay de todo. Hay cosas más contundentes como mis primeros trabajos, pero también noto que cada vez me interesan más el pop y la incorporación de voces, aunque eso es añadir más complicación al proceso. En todo caso, nunca lo planifico por adelantado. Empiezo a trabajar en una idea a partir de un sample generado por mí mismo o copiado de otra fuente, y el tema se va desarrollando. En unas ocasiones el tema sale más bailable y en otras más melódico, no hay una explicación. Es todo bastante instintivo, no tengo un estilo predeterminado. Para mí está bien, pero entiendo que un sello prefiera sacar un disco con una cierta coherencia, no que cada tema sea diferente. ¿Trabajas con hardware o con software? Sobre todo con software, aparte de alguna guitarra para generar sonidos. De todos modos, el tema de los sintetizadores analógicos es muy interesante, y tengo muchas ganas de trabajar con ellos, pero ahora mismo no es posible. La ventaja del digital es que, una vez tengo los sonidos, puedo trabajar con el portátil en cualquier sitio. ¿Originas tú mismo los samples? Depende. A veces parto de un sample propio, pero si veo que el tema funciona con un sample externo no me preocupo en reproducirlo. De todos modos, depende mucho del tema. En ocasiones todo está muy manipulado y en otras está tal como lo capturé. En el EP, de cuatro canciones dos tenían colaboraciones. De cara a futuros trabajos, ¿sigues con esa idea? Tengo que reconocer que ahora mismo siempre añadiría voces a mis beats. En el caso concreto del EP, tenía muy claro que tenía que añadir voces. Así que envié los beats de Overcome a Bearoid y, a distancia, intercambiando ficheros, acabamos el tema. En cambio, para Without U DryRain sí que vino al estudio a grabar sus voces porque también es de Igualada. O sea que es como si fueras un productor de hiphop: tienes tus beats preparados para ofrecérselos a los cantantes que te apetezcan. Sí, un poco sí. Vengo de la cultura hip-hop y estaría bien hacer algo así. En el caso de Without U fue diferente porque fue una verdadera colaboración en el sentido de trabajar juntos en el estudio. En el resto de casos, siempre ha sido trabajando a distancia: o yo enviaba la base o me enviaban la pista de voz como en el caso de una remezcla como la de Duality [feat. Alex Markousis] de Musemesis. Me gustaría mucho hacer algo con una conexión más cercana, que un cantante venga al estudio y trabajar juntos. BEN KLOCK SENTADO EN EL TRONO DE LA RESIDENCIA DEL BERGHAIN BERLINÉS JUNTO A MARCEL DETTMANN, BEN KLOCK ES UNO DE LOS DJ MÁS RECONOCIDOS DEL MUNDO. SUS EXTRAORDINARIAS SESIONES DE CINCO HORAS O MÁS SUPONEN UN HITO DE RESISTENCIA Y CONCENTRACIÓN, PERO LO SUYO NO ES TAN SOLO UN CASO DE RÉCORD GUINNESS: SU TRABAJO METÓDICO Y SU INSTINTO A LOS PLATOS HACEN DE SUS SESIONES UNA EXPERIENCIA INELUDIBLE. ADEMÁS, SUS ESPORÁDICAS PRODUCCIONES SON REFERENTES Y SU TRABAJO DE CANTERA EN SU PROPIO SELLO, KLOCKWORKS, LE CONVIERTEN EN UNA DE LAS FIGURAS CLAVES DEL TECHNO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. EN EL SÓNAR, PRESENTARÁ EN EXCLUSIVA THE WAREHOUSE PROJECT JUNTO A LA ARTISTA VISUAL HELEEN BLANKEN. Texto: Half Nelson ¿Cuando pinchas menos de cinco horas no te da la sensación de dejarte cosas en el tintero? No, normalmente no. Hay gente que cree que solo hago sets muy largos, y eso no es del todo cierto. Normalmente pincho dos o tres horas. Por ejemplo, este fin de semana tengo cinco sets seguidos: si pinchara seis horas cada vez me faltarían horas para completar mi agenda [risas]. El único set muy largo será con Marcel (Dettmann): pincharé siete horas en Ámsterdam, en el festival Awakenings. No tengo ningún problema en hacer shows más cortos y adaptar mi estilo. Es cierto que me gusta mucho explicar una historia, dirigir a la audiencia a lo largo de siete o de diez horas, pero eso también puede hacerse en dos o tres horas, solo que más comprimido y condensado [risas]. ¿Por qué empezaste a hacer esos sets tan largos? Fue algo muy natural. Cuando empecé a pinchar, en mi primera residencia en un club en los años noventa pinchaba todos los martes de doce de la noche a siete de la mañana. En Berghain sí que es verdad que la cosa se me va de las manos. Alguien viene y me dice: “¿Sabes qué hora es?”, y yo contesto: “No, ni lo quiero saber” [risas]. En cuanto sé la hora que es empiezo a pensar: “Oh, Dios mío, llevo ocho horas pinchando…”, y entonces me entra el cansancio. Si no sé la hora que es podría estar mucho más tiempo, sin | 26 | ningún plan ni límite. En tus sesiones, te gusta mezclar novedades con temas algo más clásicos. ¿Tienes algún tema que siempre llevas encima y que solo pinchas cuando la sesión es extraordinaria? Hhhhhhmmm, me gusta pinchar clásicos, pero hay cosas que yo no puedo pinchar. Hay cosas que son demasiado obvias y que solo pincharía si se dan las condiciones: en un acontecimiento especial o si estoy con mis amigos. ¿Qué escuchas cuando no escuchas música electrónica? Suelo escuchar música cuando conduzco en Berlín. Tengo un CD en el coche que escucho continuamente durante un par de semanas y después lo cambio. El último ha sido un CD del Requiem, de Mozart. Quizás es música algo deprimente pero también muy bella, como si la hubiera escrito Dios directamente. Cuando voy en tren o en avión normalmente escucho temas nuevos para incorporar a las sesiones, y si ya he acabado la selección simplemente disfruto del silencio [risas]. Estoy constantemente rodeado de música a un volumen muy alto, así que me gusta escuchar el silencio de cuando en cuando. Hablemos un poco de tus propios proyectos. He leído que estabas muy interesado en producir usando sintetizadores modulares. Sí, en enero y febrero me tomé algunos días libres, algo que suelo hacer normalmente, pero esta vez estuve en el estudio trabajando en un nuevo disco que saldrá en septiembre. Será mi primera publicación en mucho tiempo. Realmente estoy ahora mismo muy obsesionado con los sintetizadores modulares: los últimos seis meses los he pasado buscando cosas en eBay o por ahí, y mis cajas de modulares cada vez son más grandes [risas]. Es necesario algo de tiempo desde que empiezas a manipularlos hasta que empiezas a obtener música, o al menos algo que se le parezca. Como mi tiempo es bastante limitado, disfruto mucho cuando tengo un rato libre para dedicarme a los cacharros. ¿Ya sabes quién editará el disco? ¿Klockworks, Ostgut Ton…? Prefiero no decir nada por el momento [risas]. En España se ha publicado la traducción de Der Klang Der Familie (Alpha Decay, 2016) de Felix Denk y Sven von Thülen sobre la escena electrónica berlinesa inmediatamente después de la caída del muro. No lo he leído todavía, pero me interesa mucho. Yo vivía en Berlín occidental antes de la caída del muro y la encontraba muy aburrida. La caída del muro fue un soplo de aire fresco porque aparecieron muchas propuestas excitantes. Yo escuchaba todo tipo de música, aunque estaba un poco saturado, pero en esa época fui a muchos de esos primeros clubes y fue cuando me enamoré de esta música. Me impactó de lleno. MODERAT LO QUE COMENZÓ COMO UN DIVERTIMENTO, EL RESULTADO DE JUNTAR A VARIOS AMIGOS EN UN ESTUDIO PARA VER QUÉ SUCEDÍA, HA TERMINADO POR CONVERTIRSE EN UNA BESTIA TAN GRANDE QUE INCLUSO AMENAZA CON DEVORAR LA CARRERA DE SUS COMPONENTES. MODERAT, EL PROYECTO AL QUE MODESELEKTOR Y APPARAT DIERON FORMA EN 2009 (DESPUÉS DE UNA PRIMERA INTENTONA, A MODO DE MAXISINGLE, EN 2003), ALCANZA SU MAYORÍA DE EDAD CON UN TERCER DISCO PENSADO ANTES PARA LA ESCUCHA CASERA QUE PARA EL DISFRUTE EN EL CLUB. UNA COLECCIÓN DE CANCIONES INTROSPECTIVAS Y DELICADAS, EN LAS QUE EL FORMATO DE CANCIÓN POP SE ESTIRA PARA ALCANZAR TERRITORIOS DESCONOCIDOS, AL MENOS DENTRO DEL VOCABULARIO HABITUAL QUE MANEJABA EL TRÍO HASTA LA FECHA. Entrevista: Vidal Romero. Foto: Flavien Prioreau “Al principio no sabíamos muy bien cómo sacar adelante nuestra colaboración y probábamos cosas diferentes, así que Moderat I (2009) consiste en gran medida en Modeselektor y Apparat remezclándose entre sí” . Desde su estudio en Berlín, en un descanso de los ensayos para la gira de la banda, Sascha Ring explica cómo ha cambiado la manera de trabajar de Moderat desde aquellos primeros días: “Fue después de tocar juntos durante algún tiempo cuando comenzamos a sentirnos como una banda auténtica, y eso nos permitió dar forma al segundo disco de una manera más colectiva, pero ha sido con Moderat III (Monkeytown Records, 2016) cuando por fin hemos alcanzado la confianza suficiente como para escribir canciones de una manera más ‘tradicional’. Por supuesto, para llegar hasta aquí hemos tenido que grabar mucha música de un modo más espontáneo, con jam sessions e improvisaciones que nos han permitido descubrir nuestras virtudes y nuestras carencias”. Después de escuchar Moderat III, lo primero que me ha llamado la atención es que no contiene muchas canciones de baile. Se trata, más bien, de una colección de canciones de tono íntimo, mucho más apropiadas para escucha casera que para bailar en un club. En realidad, Moderat nunca ha sido exactamente un ‘proyecto de club’, pero es cierto que este disco ha terminado por convertirse en una criatura muy introvertida, al menos desde mi punto de vista. Y digo esto porque no todos dentro de la banda comparten esa percepción, y eso es lo interesante, que al final somos tres caracteres diferentes que se unen para trabajar juntos. Y, bueno, también nos preocupa que la música que hacemos sea capaz de revolver algo en el interior de la gente, algo profundo. ¿Ha tenido algo que ver, en ese cambio de estado emocional, el hecho de que cada vez tocáis menos en clubes y más en festivales, con el necesario sentido del espectáculo que este salto conlleva? Teniendo en cuenta el tipo de locales y festivales en los que estamos tocando, creo que lo último que deberíamos hacer es discos con sonido íntimo. Pero la verdad es que no nos paramos demasiado a pensar en qué sucede con nuestras canciones una vez que abandonan el estudio y llegan a la calle. Cuando haces música tiendes a meterte en una burbuja que te aísla del mundo exterior, algunas veces demasiado. También tengo la impresión de que exis- | 28 | te una sensación de continuidad a lo largo del disco, con algunas de las canciones creciendo de manera natural a partir de las anteriores para establecer un cierto sentido de la narrativa. ¿Era esa la idea, trabajar en algún tipo de concepto a nivel sonoro-literario? Siempre nos ha interesado trabajar el formato de álbum desde una perspectiva narrativa, que sirviera de algún modo para contar una historia. Y no quiero decir con esto que seamos gente superconceptual, porque lo que hacemos suele venir antes del vientre que del cerebro, sino que mientras estamos grabando siempre aparece una especie de línea roja que te marca la dirección hacia la que tiene que dirigirse el disco. Es en ese momento cuando te das cuenta del tipo de material con el que estás tratando y la manera en la que tienes que dejarte llevar para darle una forma apropiada. La pregunta anterior se refería, en parte, a una cosa que comentáis en la nota de prensa: que entrasteis al estudio sabiendo exactamente lo que queríais hacer. Y ese “exactamente lo que queríais hacer” es lo que me interesa, sobre todo porque tu voz tiene tanta presencia en el disco que en muchas ocasiones funciona como un auténtico centro de gravedad. En realidad, lo que teníamos claro es que necesitábamos mejorar la forma en la que están estructuradas nuestras canciones. Queríamos que fueran más complejas, pero también que al mismo tiempo resultaran más desnudas, sobre todo en los arreglos y capas de sonido. De algún modo, queríamos alcanzar el núcleo de cada canción y quedarnos solo con eso. Y creo que esa obsesión es el motivo principal de que hayamos tardado un año en grabar el disco: dedicamos muchos meses a buscar maneras de decir lo mismo con menos. Algunas de vuestras letras tienen espíritu político. ¿Os preocupa todo lo que está sucediendo en Europa? De hecho, hay una canción del disco, Reminder, que estuvo a punto de titularse Europe, y es una de las canciones más oscuras que hemos escrito. Así que sí, por supuesto que nos preocupa todo lo que está sucediendo. Son tiempos muy duros, y todo apunta a que serán aún más duros en el futuro. Sobre todo porque hemos tenido la extraña suerte de vivir durante varias décadas en un mundo en el que no existían grandes tensiones ni preocupaciones. Solo tienes que fijarte en lo increíble que fue la década de los noventa, al menos para los europeos. En este sentido, tengo la sensación de que muchos de los instrumentos y sonidos escogidos están ahí para subrayar las emociones que transmiten las letras, como si se tratara de ‘espejos sónicos’ o de las distintas escenas de una misma película. Es cierto que existe una mayor atención a lo que dicen las letras, y que eso se refleja en la música de algún modo. Aunque si le preguntas a Gernot te dirá que no es su caso, que él intenta abstraerse por completo del mensaje. Por ejemplo, The Fool comenzó siendo una canción totalmente distinta, con una letra mucho más larga y una melodía diferente, pero Gernot se limitó a coger una única frase y a construir desde allí una canción completamente nueva. Es algo que no podríamos haber hecho si primáramos el mensaje por encima de todas las cosas, y me parece algo positivo e intrínseco a la manera que tenemos de trabajar: cada uno de nosotros percibe cosas distintas en cada canción. Otro aspecto que me interesa mucho de Moderat III es el cuidado que habéis dedicado a la dinámica del disco. En una época como esta, en la que parece que todo el mundo intenta sonar más fuerte que las demás bandas, se agradece que alguien dé más importancia al detalle sonoro que a la pura fuerza física. Sin embargo, ¿no crees que esta decisión os pone en desventaja en un universo dominado por el streaming y las escuchas a través de aparatos de mala calidad? La verdad es que hemos hecho tres másteres diferentes, con idea de sonar potentes en los distintos formatos, pero sin perder ese aire introspectivo del que hablábamos antes. Por desgracia, hoy es prácticamente imposible grabar un disco ‘silencioso’ si tienes expectativas de sonar en la radio, así que hemos intentado buscar una vía intermedia. Algo que ha sufrido en particular nuestro masterizador, Bo Kondren, al que le pedimos que el disco sonara íntimo, pero que al mismo tiempo pudiera competir con toda esa ‘guerra del sonido’ que existe ahí fuera. Por último, la nota de prensa habla de Moderat III como del cierre de una trilogía. ¿Se refiere a que es la culminación de un viaje desde la música electrónica hacia el pop o es que existe algún tipo de nexo que me ha pasado desapercibido? Dejémoslo en que la próxima vez que hagamos un disco el título ya no será un número. La verdad es que no se trata de una trilogía en un sentido conceptual, sino en el sentido de que todo este tiempo hemos estado explorando a nuestro alrededor hasta dar con un espacio común en el que los tres nos sintiéramos cómodos trabajando, y que puede servir de base para nuestros próximos discos. Sé que en vuestros espectáculos tiene mucha importancia el aspecto visual, y que habéis estado trabajando con vuestros colaboradores habituales, Pfadfinderei, en ese aspecto. Así que, como estaréis tocando en el Primavera Sound, ¿puedes avanzarnos algo al respecto? ¿Tendrá algo que ver con la atmósfera sombría y distópica del vídeo que habéis grabado para Reminder? El espectáculo va a ser muy diferente a todo lo que hemos hecho antes. De hecho, el vídeo va a tener muy poca presencia: el protagonismo lo van a acaparar las luces, que vamos a utilizar para dar forma a una especie de ‘arco dramático’. Es algo que tiene que ver con cómo estamos enfocando los aspectos musicales; queremos sentirnos más libres para interactuar y hacer crecer las canciones, y esa actitud resulta complicada si tienes que estar sincronizado con lo que está sucediendo en una pantalla de vídeo. Los tres sois personas que habéis estado involucradas en la escena de clubes de Berlín desde hace muchos años. ¿Cómo lleváis los cambios que están sucediendo en la ciudad, y en otras como Londres o Madrid, debido a la presión de las empresas inmobiliarias sobre los locales? ¿Es un punto de no retorno o existe una voluntad política real por atajar el problema? Hace ya tiempo que los grandes clubes, las marcas, se han convertido también en negocios. Al principio todo era más espontáneo y nadie tenía muy claro lo que estaba haciendo, incluso nosotros tres intentando sacar adelante nuestros sellos. Pero lo cierto es que la ciudad ha crecido, algo que no es necesariamente malo, porque nos facilita mucho el trabajo, y con ese crecimiento una parte del espíritu del antiguo Berlín se ha quedado atrás. Pero tampoco es un drama: los clubes pequeños e interesantes funcionan durante un par de años y luego desaparecen o reaparecen en otro local, así que todavía es posible encontrar a ese viejo Berlín. Solo tienes que saber dónde buscar. | 29 | PRIMAL SCREAM LA CARRERA DE PRIMAL SCREAM SIEMPRE HA FUNCIONADO COMO UNA ESPECIE DE MONTAÑA RUSA EN LA QUE CADA NUEVO DISCO SUPONE UN BANDAZO RESPECTO AL PRECEDENTE A NIVEL ESTILÍSTICO, PERO TAMBIÉN EMOCIONAL. TENIENDO EN CUENTA ENTONCES QUE SU ANTERIOR CRIATURA, MORE LIGHT (2013), HABÍA SALIDO MORDAZ Y AFILADA, UNA BOMBA REPLETA DE ENERGÍA OSCURA Y MALAS VIBRACIONES, RESULTA NORMAL QUE LA BANDA HAYA DECIDIDO TOMARSE LA VIDA CON UN POCO MÁS DE CALMA A LA HORA DE VOLVER AL ESTUDIO. Y EL RESULTADO ES UN CHAOSMOSIS (FIRST INTERNATIONAL, 2016), QUE DE CAÓTICO SOLO TIENE EL TÍTULO: UNA COLECCIÓN DE CANCIONES EN LAS QUE LA BANDA REVISITA LOS DISTINTOS ESTILOS QUE HA IDO TOCANDO A LO LARGO DE LOS AÑOS, Y QUE A NIVEL EMOCIONAL SE MUEVE ENTRE LA INCERTIDUMBRE SENTIMENTAL Y LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA. DE TODO ELLO NOS HABLA ANDREW INNES, GUITARRISTA Y COMPAÑERO DE CORRERÍAS DE BOBBY GILLESPIE DESDE LOS PRIMEROS DÍAS DE PRIMAL SCREAM. Entrevista: Vidal Romero. Foto: Niall O’Brien Después de treinta años haciendo música, ¿dónde encontráis inspiración para seguir grabando discos? En el fondo no somos muy diferentes de las personas convencionales. Como ellos, tenemos que levantarnos cada mañana y acudir a trabajar, aunque sea lo último que nos apetezca. Es posible que los horarios y las condiciones no sean los mismos, pero hace ya muchos años que lo veo desde ese punto de vista. Eso sí, tiene una gran recompensa, y es ese momento en el que has terminado de grabar y mezclar un disco y por fin llega a tus manos un acetato con el máster definitivo. Ese olor tan particular todavía hace que me sienta excitado y me empuja a querer grabar un nuevo disco inmediatamente. La mayoría de los discos de Primal Scream poseen una personalidad marcada, un espíritu concreto. Sin embargo, Chaosmosis tiene el aspecto de una colección de canciones. Canciones que revisitan de algún modo muchos de los estilos que la banda ha cultivado a lo largo de los años. No se me había ocurrido pensar en el disco de esa manera, pero puede tener sentido. Después de todo, hemos grabado todas las canciones en un tiempo sorprendentemente corto: lo normal cuando hablamos de un disco de Primal Scream es tardar mucho tiempo en terminarlo y pasarlo muy mal; a veces hemos dedicado cerca de un año para todo el proceso. Pero en esta ocasión le hemos dado forma a todo en solo dos meses, y supongo que esa espontaneidad se ha transmitido de algún modo a las canciones. Y ¿a qué se ha debido ese cambio de actitud? Bueno, Bobby y yo teníamos un pequeño estudio de grabación, montado en un viejo edificio de oficinas, desde principios de los noventa. Era nuestro lugar de trabajo. Casi todos los discos de Primal Scream han comenzado allí o incluso se han grabado en parte. Pero hace un año nos avisaron de que teníamos unos meses para marcharnos de allí porque iban a demoler el edificio, imagino que para construir pisos de lujo para pijos de la City. Y pensamos que estaría bien despedirnos del lugar de una manera apro- | 30 | piada. Así que os pusisteis a grabar sin más. También tuvo que ver que nuestro disco anterior, More Light. Fue de los que más trabajo nos costó terminar, una experiencia bastante dura. El problema fue que tenía muchos instrumentos y arreglos en su interior. Era un disco acústico al que le habíamos ido añadiendo muchas capas y en el que habían trabajado muchas personas. Para esta ocasión queríamos algo más sencillo, así que nos fuimos al estudio Bobby y yo a solas, sin ninguna idea preconcebida, con un par de guitarras y algunos sintetizadores que me había comprado y que me apetecía probar. O sea, que esa es la razón por la que Chaosmosis suena tan electrónico, con tantas cajas de ritmos y tantos sintetizadores por todas partes. Siempre me han gustado mucho los sintetizadores y los cacharros electrónicos, pero desde que utilizo el ordenador lo disfruto todavía más. Hay un montón de plugins que suenan igual que los sintetizadores que teníamos hace veinte o treinta años, pero que, además, son mucho más fáciles de utilizar. Así que las canciones están hechas de ese modo, probando cosas con los sintetizadores, improvisando melodías con las guitarras. Creo que también ayuda el hecho de que no tuviéramos expectativas: no sentíamos la presión de tener que salir de allí con un montón de canciones. Solo estábamos diciendo adiós a un lugar que había sido importante para nosotros. Desde luego, la producción es muy liviana y sencilla, con los adornos justos. Tiene ese aire como a grabación casera. Mientras escribes las canciones no te paras a pensar en el proceso, te limitas a tocar y dejas que las cosas vayan saliendo por sí solas. En otros discos las guitarras han estado en la base de las canciones, pero en esta ocasión han crecido a partir de algún ritmo o incluso de samples, cosas provisionales, pero que se han quedado después ahí. Private War podría ser una excepción: es un tema hecho sobre la marcha en cinco minutos, con una guitarra acústica. Luego le metimos arreglos de cuerda, pero la base de todo está ahí, en esa primera toma. Hay colaboraciones vocales inesperadas, como las de Sky Ferreira o las de Haim. En ambos casos se trata de gente mucho más joven que nosotros, pero que está interesada en la música que se hacía en las décadas de los ochenta y los noventa. Y, bueno, nosotros llevamos suficiente tiempo en esto como para haber estado allí. A Sky Ferreira la conocimos en Los Ángeles. Se nos acercó porque quería que grabáramos alguna canción a medias. A Haim las conocimos en el Festival de Glastonbury: se subieron a hacer coros en algunas de nuestras canciones y desde entonces somos amigos. Espero que trabajar con gente tan joven no os haga sentir como dinosaurios. ¡Espero que no! Aunque a lo mejor no nos falta tanto como para convertirnos en unos. También habéis grabado algunas canciones en Estocolmo, en el estudio de Björn Yttling [de Peter, Björn and John]. Nos apetecía grabar algunas cosas en estudios que no conocíamos, y Björn nos ofreció el suyo. Fue una experiencia interesante, y no solo porque el punto de vista de Björn, sus ideas acerca de cómo teníamos que producir las canciones, nos hizo probar cosas que hasta ese momento no se nos habían ocurrido. También creo que el propio clima de Estocolmo, mucho más frío y más gris, iba a juego con el espíritu del disco, que es de algún modo más oscuro de lo que suele ser normal en Primal Scream. En ese sentido, canciones como Private War, Golden Rope o Autumn in Paradise tienen un componente político muy marcado: hablan del futuro desde un punto de vista bastante negativo. ¿Os preocupa lo que está sucediendo en Europa? Yo siempre me he considerado un habitante de Europa, me gusta esa idea de pertenecer a un lugar tan grande y con tanta historia, pero desde luego no estamos viviendo el mejor de sus tiempos, y eso afecta de manera especial a los jóvenes. El paro en España es algo completamente ridículo, Alemania está cayendo en picado y todos los partidos políticos parecen más preocupados por destruir la democracia y ganar dinero que por cuidar de los ciudadanos o pensar en el futuro de Europa. Es algo que viene sucediendo desde los años setenta, y que no parece que se vaya a solucionar pronto. Son tiempos oscuros, un mal momento para ser joven. ¿El título del disco, Chaosmosis, tiene algo que ver con todo esto? Sí que lo tiene. Fue una idea de Bobby, y creo que refleja bastante bien la sociedad en la que vivimos: una sociedad que parece gobernada por el caos, pero que en realidad está en manos de gente que programa de algún modo ese caos, que está destrozando ciudades, países y muchísimas vidas, y que solo lo hace para ganar más y más dinero. ¿Y qué opinas de Inglaterra? El acoso al que está sometido Jeremy Corbyn, incluso desde las propias filas del Partido Laborista, parece brutal. Creo que esa es la demostración de que el partido está completamente podrido por dentro, que ya no está interesado en sus propios ideales. En ese sentido, la presencia de Corbyn solo puede ser beneficiosa, suponiendo que le dejen trabajar. Espero que ayude a recuperar algunas de las libertades que se han perdido por el camino, porque lo cierto es que me da miedo el tipo de sociedad que estamos construyendo. Para terminar, estaréis tocando este verano en el Azkena Rock Festival. ¿Veremos a los Primal Scream desnudos de Chaosmosis o recuperaréis a vuestros músicos de siempre? Es algo en lo que todavía no hemos empezado a trabajar, pero dudo mucho que toquemos de la misma manera que en el disco. Tenemos un repertorio demasiado grande como para cambiar el formato de un día para otro, y además siempre nos ha gustado modificar mucho las canciones para que den más espectáculo en directo, nos encanta sorprender a la gente con versiones inesperadas, y creo que es algo que al público también le gusta. Así que es el momento de abrir las puertas, dejar que el resto de la banda entre en la casa y convertir este disco en algo que podamos tocar alto y fuerte. | 31 | THE ORB DESDE QUE EL MUNDO ES MUNDO (AL MENOS DESDE 1988), THE ORB HAN ESTADO AHÍ. EL DOCTOR ALEX PATERSON SIGUE RECETANDO SUS PÍLDORAS AMBIENTALES Y PSICODÉLICAS, PERO LLENAS DE GROOVE, SIEMPRE DISPUESTAS A SUGERIRTE UN BUEN TRIP Y SIN DEJAR DE MIRAR DE REOJO LA PISTA DE BAILE. PRIMERO JUNTO A JIMMY CAUTY (THE KLF) Y, MÁS TARDE, JUNTO AL INSIGNE THOMAS FEHLMANN (PALAIS SCHAUMBURG, SUN ELECTRIC), THE ORB HAN SIDO SINÓNIMO DE UN SONIDO ENSOÑADOR, NO DOGMÁTICO Y ABSOLUTAMENTE PERMEABLE A TODO TIPO DE INFLUENCIAS (CIENCIA-FICCIÓN, DROGAS, COLABORACIONES…), PERO CON UNA PERSONALIDAD FÉRREAMENTE CONTROLADA: UN EJEMPLO DE CARRERA CON ALTIBAJOS, PERO SIEMPRE 100 % COHERENTE. TRAS EL FUTURISTA Y ALGO APOCALÍPTICO MOONBUILDING 2703 AD DEL PASADO AÑO, REGRESAN CON UN EP DE TEMÁTICA ALPINA CON VACAS, CENCERROS Y GORGORITOS TIROLESES QUE DEMUESTRA QUE HAN VUELTO CON LAS PILAS CARGADAS Y SU MUY PECULIAR SENTIDO DEL HUMOR INTACTO. Entrevista: Half Nelson. Foto: Max Zerrahn Contactamos vía email con Alex Paterson, historia viva de la música electrónica y del ambient, y del ambient house, en particular, quien responde en ocasiones demasiado lacónicamente o de forma algo confusa, pero con la suficiente pasión para dejarnos entrever que todavía está en buena forma y entusiasmado por su trabajo. Después del intrincado y futurista Moonbuilding 2703 AD (Kompakt, 2015), The Orb cambian de tercio, ya que el pasado 3 de marzo se publicó el EP Alpine (Kompakt, 2016), con regusto concreto de postal costumbrista (cencerros de ganado y cantos tiroleses ponen el fondo paisajístico) y un indudable aire cronológico al dividirse en tres temas que hacen referencia a la tarde, la mañana y el amanecer. ¿Este nuevo EP se llama Alpine porque Thomas nació en Suiza? No, es porque contiene canciones tirolesas y por las vistas, aunque sí que es cierto que Thomas proviene de los Alpes. ¿Cuál es la relación de este disco con el anterior? Moonbuiding 2703 AD tenía un regusto a ciencia-ficción que no se encuentra en Alpine. No hay ninguna relación, porque los Alpes se están convirtiendo en una región de pastos de montaña por el aire cálido y los cantos tiroleses. Este es un disco de tierra, una foto de lo que está pasando ahora mismo, mientras que Moonbuiding 2703 AD era una predicción de un futuro que vendrá del espacio, pero que acabará afectando a la Tierra, porque nuestra predicción es la correcta. Así que será una foto real de la Tierra dentro de muchos años, pero no ahora. En Moonbuiding 2703 AD volvisteis a los temas largos que os hicieron famosos. ¿Crees que un largo desarrollo es lo mejor para la música de The Orb? Sin duda, sobre todo con Thomas. Con Youth [Martin Youth Glover, bajista y fundador de Killing Joke y gran amigo de Paterson] todo tiende a ser más pop. Estoy intentando que los tres volvamos a trabajar juntos como al final de 2014. Empezamos a preparar una road movie, pero eso será con temas más cortos como Little Fluffy Clouds, que ya sabemos que es lo que funciona. Moonbuiding 2703 AD ha sido descrito como un álbum conceptual. ¿Puedes explicar- | 32 | nos las motivaciones que lo originan? ¿Qué lunático dijo eso? Estaba previsto que fuera una ópera… una versión moderna de Romeo y Julieta comisionada por la Ópera del Covent Garden. La Tierra y la Luna son los protagonistas, una historia de amor sin fin que dura billones de años… La inspiración me vino del libro Who Built The Moon (Watkins, 2007) de Christopher Knight y Alan Butler. Al principio iba a ser una ópera experimental, pero hace cinco años, tras las elecciones generales (en el Reino Unido), se impusieron los conservadores y empezaron la austeridad y los recortes. Uno de ellos nos afectó a nosotros, porque estábamos trabajando con la Ópera del Covent Garden para una serie de conciertos llamados Opera Shots. Se trataba de que artistas contemporáneos explicaran su visión de la música clásica, pero los tories se lo cargaron todo y tuvimos que abandonar el proyecto. Me gustó Dilla’s Moon Quake, el tema homenaje a J Dilla en la versión deluxe de Moonbuiding 2703 AD, pero no acabo de ver qué relación tenía con un disco sobre la exploración espacial y la colonización del satélite. Gracias, pero es que simplemente somos fans de J Dilla. Thomas tiene contactos en Estados Unidos y consiguió los permisos necesarios. Que le den al concepto y que suenen las sirenas… Con Moonbuiding 2703 AD habéis vuelto a Kompakt después de diez años sin publicar con ellos. ¿Qué significa el sello para vosotros? Siempre ha habido y siempre habrá conexión con Kompakt, especialmente a través de Thomas, que conoce a muchos de los fundadores y responsables del sello y creo que tenemos muchas influencias y sensibilidades en común. Nunca hemos tenido una mala experiencia: pagan los royaltis y publican los discos sin retrasos. Pero el vínculo más poderoso es que han publicado a lo largo de un montón de años el mejor proyecto en el mundo entero: las Pop Ambient series. Supongo que estarás orgulloso de que Alpine Dawn fuera incluida en la compilación Pop Ambient 2016 (Kompakt, 2015). Por supuesto que sí, es para mí un orgullo formar parte de algo tan maravilloso como Pop Ambient. Moonbuiding 2703 AD llegó después de un período lleno de colaboraciones [David Gilmour de Pink Floyd, Lee Scratch Perry…], pero parece un retorno al sonido clásico de The Orb. Así es y así lo será también con el nuevo EP. Ahora iremos a presentarlo a Australia y Japón y a la vuelta empezaremos a trabajar en las sesiones del nuevo disco. ¿Crees que esas colaboraciones os han ayudado a desarrollar vuestro sonido? Por supuesto: a unos perros viejos siempre puedes enseñarles nuevos trucos, aunque la mejor escuela es la old school. ¿Cómo fue trabajar con una leyenda como Lee Scratch Perry? ¿Tenéis más colaboraciones previstas? Muchas felicidades en su ochenta cumpleaños a mi querido Lee Scratch [la entrevista tuvo lugar pocos días después del ochenta cumpleaños de Perry, el 20 de marzo]: one love, él es el maestro, el profeta, el único Jah. Trabajar con él fue una locura, en todos los sentidos. Queríamos hacer algo diferente, pero él preguntaba por la sección de vientos, por el bajista y por qué no estábamos haciendo reggae. Al final, llegamos a un acuerdo y creo que el disco es bastante equilibrado. Por supuesto que no fue fácil, tampoco lo fue trabajar con David Gilmour, pero no escoges con quién quieres trabajar por lo fácil que va a ser estar en el estudio sino por lo que sabes que puedes llegar a conseguir al final. No hay nada más planeado con él por el momento, pero estamos preparando colaboraciones para 2017 y más adelante. Por el contrario, el sonido del EP Alpine me parece puro The Orb, un disco totalmente consciente de estar libre de influencias externas. ¡Quizás o quizás no! Creo que siempre es bueno volver atrás desde el futuro y recuperar la esencia, las raíces. He mantenido The Orb en marcha durante veintisiete años y creo que eso tiene mucho que ver con sentarse a reflexionar de cuando en cuando. Me gustó mucho vuestra actuación en el festival Mutek de Barcelona. Fue una buena mezcla de directo y sesión de Dj y de nuevos y viejos temas. Gracias. ¿Cómo de importante es para vosotros la improvisación en directo? Para nosotros, en directo la improvisación lo es todo. Está claro que tene- mos unos temas y una estructura preparada, pero según sea la reacción de la gente vamos a hacer más hincapié en unos desarrollos o en otros. ¿Y pensáis en el directo cuando estáis en el estudio preparando un LP? Normalmente no, porque trabajamos muy rápidamente. Tenemos muy poco tiempo para trabajar juntos Thomas y yo, porque él vive en Berlín y yo en Londres. Además, no nos gusta trabajar separados y después intercambiarnos los ficheros. Cada uno prepara sus ideas en su casa y cuando tenemos asignado tiempo en el estudio, vamos a Berlín y grabamos sin parar durante una semana. De esa manera, estamos alejados de nuestro día a día, muy concentrados, sabiendo que tenemos que aprovechar el tiempo. Puede parecer una tontería, pero esa disciplina es la que nos mantiene motivados y con ganas de seguir haciendo música después de tantos años. ¿Cómo de importante es para vosotros el directo? Me he pasado la vida de gira. Me conozco bien y sé lo que me gusta y lo que no: una de las cosas que más me hace disfrutar es actuar en directo, pero para poder hacerlo necesitas estar constantemente produciendo música, así que tenemos que seguir publicando discos. Llevamos veinte años en ese círculo y no veo otra alternativa. Es complicado, pero ¡es la única manera de evitar un trabajo ‘normal’ de nueve a cinco! ¿Qué podemos hacer si parece que la gente sigue interesada en nosotros? Si dejan de llamarnos para actuar en directo, nos volveremos a nuestras casas. Después de tantos años, ¿qué es lo que te mantiene unido a la música ambient? Para mí, lo más importante es la relatividad del tiempo. El pop trata de la inmediatez, es el ahora. La música ambient que nosotros hacemos amplía el concepto de tiempo. Si ves que algo funciona durante diez minutos, ¿por qué tienes que parar? Sigue e intenta decir lo mismo usando veinte minutos. No se trata de relajación, de música de chill out, sino de que no puedes estirar el concepto de inmediatez durante quince minutos. El formato te obliga a cambiar el objeto de la música, ralentiza la vida diaria, reconforta el corazón y te lleva a otra dimensión. | 33 | SHIT ROBOT DURANTE MUCHO TIEMPO FUE EL CHICO PARA TODO DE DFA: LO MISMO PINCHABA EN LAS FIESTAS DEL SELLO QUE FABRICABA CONSOLAS DE MADERA PARA EL ESTUDIO DE JAMES MURPHY O EJERCÍA DE PRODUCTOR CON LOS NUEVOS FICHAJES DE LA CASA. PERO HACE DIEZ AÑOS EL AMOR LE LLEVÓ A ABANDONAR NUEVA YORK Y A REFUGIARSE EN LA CAMPIÑA ALEMANA, UN EXILIO QUE SE HA TRADUCIDO EN UNA INTENSA ACTIVIDAD MUSICAL: EN TODO ESTE TIEMPO, SHIT ROBOT HA PUBLICADO DOS DECENAS DE MAXIS Y TRES DISCOS. SON TÍTULOS EN LOS QUE EXHIBE UNA HABILIDAD PARTICULAR PARA MEZCLAR TODO TIPO DE COSAS (ES CAPAZ DE SALTAR DEL TECHNO AL HOUSE, DEL POP A LA MÚSICA DISCO, DEL ELECTRO A LA KOSMISCHE), MIENTRAS FABRICA AUTÉNTICAS BOMBAS PARA LA PISTA DE BAILE. WHAT FOLLOWS (DFA, 2016), SU ÚLTIMA ENTREGA EN LARGO, ES LO MEJOR QUE HA GRABADO HASTA LA FECHA. Y ESO YA ES DECIR MUCHO. Entrevista: Vidal Romero “Después de doce años viviendo en la ciudad, empecé a sentir que mi idilio con Nueva York estaba llegando a una conclusión natural. No me malinterpretes: todavía creo que es el mejor lugar del mundo, pero tenía la sensación de estar haciéndome viejo y mi estilo de vida empezaba a cansarme”. Desde su refugio a las afueras de Stuttgart, Marcus Lambkin explica cómo cambiar de aires le ayudó a encarrilar su vida y a centrarse en dar forma a Shit Robot, su propio proyecto. “Me gustan las ciudades, pero también tengo un lado muy casero. Puedo disfrutar de un pequeño jardín en calma, de algo de naturaleza. La que terminaría por convertirse en mi mujer estaba en una situación parecida, pero además sentía nostalgia por volver a su tierra, así que decidimos probar a vivir aquí durante un año. Aquella decisión terminó resultando crucial: casi diez años después seguimos aquí, tenemos dos niños y la manera en la que enfoco la música es radicalmente distinta. Sobre todo, porque no tengo tantas distracciones como en Nueva York y me resulta más sencillo concentrarme”. Escuchando What Follows tengo la sensación de que es una continuación lógica de tu primer disco, From the Cradle to the Rave (DFA, 2010). ¿Quiere esto decir que cuando hiciste el segundo, We Got a Love (DFA, 2014), estabas probando cosas que quizás no llegaron a funcionar del todo? A eso lo llamo ser directo. Pero es cierto, cuando grabé We Got a Love estaba muy interesado en el concepto ‘in the box’, esa idea de que puedes realizar todo lo que quieras con la única ayuda de un ordenador y algunos periféricos. Y sí, es cierto que puedes hacer cosas increíbles utilizando solamente sintetizadores virtuales y plugins, y también que existe gente que le saca un partido increíble, pero definitivamente no se trata de algo hecho para mí. ¿Esa es la razón de que decidieras utilizar solo equipo analógico a la hora de grabar What Follows? ¿Para recuperar el gusto de tocar las cosas en directo y huir de las infinitas posibilidades que permiten los ordenadores a nivel sonoro? En realidad no es una regla demasiado estricta. Sigo utilizando el ordenador para muchas cosas, pero sí, es una combinación de esas dos ideas que comentas: es mucho más divertido utilizar instrumentos que puedes tocar con tus propias manos y, al mismo tiempo, restringir la paleta de sonidos ayuda a que todo mantenga una sensación unitaria. Otra decisión que tomaste antes de empezar a grabar fue que debías ter- | 34 | minar el disco en un plazo de tiempo determinado. ¿Querías evitar dar muchas vueltas a las mismas ideas? Me parecía importante terminar todo en un plazo corto de tiempo por dos razones. La primera es la que tú señalas, que muchas veces escribo mis canciones con cierta rapidez, pero luego me enredo durante meses en los detalles. Y en esta ocasión quería que el disco fuera el reflejo de una época muy concreta de mi vida: quería evitar que pasara el tiempo y que aparecieran otras ideas o influencias que terminaran por colarse en el disco y lo contaminaran. La segunda razón es que buscaba un álbum que sonara cohesivo, como si se hubiera grabado en una única sesión, y además lo quería un poco crudo, no demasiado pulido. Así que decidí que tendría que tenerlo terminado para una fecha concreta, y que si llegaba esa fecha y había cosas que no sonaban perfectas al cien por cien, las dejaría tal cual. Después de todo, muchos de mis discos favoritos suenan un poco destartalados. Ha sido una buena decisión, porque es cierto que What Follows resulta muy coherente, y eso a pesar de que hay muchos estilos distintos en su interior. Lo que sí me sorprende es que suena más a ‘disco de canciones’ que a disco pensado para la pista de baile. Esa era la clave, que todo estuviera bien atado, quizás porque We Got a Love resultaba al final demasiado disperso, más una colección de canciones que un álbum de verdad. De todos modos, me parece interesante lo que dices, porque pretendía que What Follows fuera un disco de baile, que reflejara el tipo de música que me gusta pinchar, mi faceta como Dj. Hay canciones, por supuesto, pero no se pliegan al típico formato de verso/estribillo; están escritas para sonar en un club, no para sonar en la radio. A pesar de esa variedad de estilos, creo que existe una idea global que recorre el disco, un sonido particular que recuerda al synth pop de los años ochenta, a las versiones más primitivas del house y del techno. ¿Es una consecuencia del equipo que has utilizado o es un reflejo de tus influencias más directas? Un poco las dos cosas. El techno y el house de finales de los ochenta siguen siendo las cosas que más influyen en todo lo que hago. Pero, además, cuando utilizas máquinas reales, como la Roland TR-808, es inevitable que tu disco adquiera una pátina específica, un sonido que te recuerda mucho a otras épocas. Es una de las razones por las que decidí utilizar básicamente equipo analógico. La nota de prensa habla de la manera en la que has producido el disco. Me parece interesante que hayas comenzado construyendo los ritmos de una manera independiente, sin pensar en melodías o estructuras. Todas las canciones se han desarrollado a partir del diseño de un ritmo, con la excepción de In Love y End of the Trail. Esto ha sido otra novedad para mí, porque antes solía trabajar en diferentes ideas hasta que sentía que disponía de suficiente material como para dar forma a un disco, pero esta vez me he concentrado en producir diez u once bases rítmicas perfectas. Un material que pudiera escuchar sin cansarme y que sirviera de cimiento desde el que ir rellenando huecos. Al principio me aterraba, pero creo que ha merecido la pena. En el disco participan muchos músicos: Nick Millhiser (Holy Ghost!), Morgan Wiley (Midnight Magic, Hercules & Love Affair), Juan MacLean… ¿Han funcionado como auténticos colaboradores? Cada uno de ellos ha participado de manera activa en todo el disco, aunque no siempre de la misma manera. Por ejemplo, en algunas canciones casi todas las partes están tocadas por Morgan, pero en otras apenas sí llegaron a la mezcla algunas de las cosas que hizo. De hecho, hay montones de pistas que no he llegado a utilizar en las mezclas, pero que de algún modo me han servido para decidir qué tenía que hacer con cada una de las canciones, hacia dónde quería llevarlas. Y ¿cuál ha sido el papel de cada uno? Al primero que visité fue a Nick. Tiene una colección de sintetizadores estupenda y un sistema modular muy completo que utilizamos para fabricar todo tipo de sonidos extraños, secuencias y líneas de bajo. Después llevé esas secuencias a Morgan, que tocó teclados y muchos otros instrumentos por encima. Me volví a casa con todo ese material, envié algunas cosas por correo para las colaboraciones vocales y cuando tuve todo me fui al estudio de Juan, donde terminamos algunos detalles e hicimos las mezclas. En todos los casos te has desplazado tú a sus casas y estudios. ¿Es una estrategia para mantener las cosas frescas, algo así como jugar en el campo del rival? Esa es exactamente la idea. Vivo en un lugar bastante aislado, así que el solo hecho de estar en una habitación con otros músicos ya es algo importante para mí. Por otro lado, cuando conoces tu equipo demasiado bien puedes llegar a aburrirte de él, y la posibilidad de juguetear con un sintetizador al que habitualmente no tienes acceso te permite ser mucho más creativo. Además, salir de tu zona de confort es algo que siempre te fuerza a ser más creativo. También hay cantantes invitados, gente que ha estado involucrada en Shit Robot en el pasado, como Alexis Taylor (Hot Chip) o Nancy Whang (LCD Soundsystem, The Juan MacLean). ¿Es una manera de establecer una cierta continuidad dentro del proyecto o es que a estas alturas escribes tus temas pensando en ellos? No tiene nada que ver con una idea de continuidad. Se trata más bien de que me gustan sus voces. Quiero decir, me encanta trabajar con Nancy, y si no estuviera siempre tan ocupada intentaría hacer aún más cosas con ella. Y en cuanto a Alexis, en esta ocasión parecía la elección más acertada: normalmente tardo algún tiempo en decidir a quién quiero llamar, pero esta vez su voz no paraba de sonar en mi cabeza mientras trabajaba en las dos canciones que canta. En cualquier caso, se trata de gente con mucho talento y a la que además considero amiga, que es algo que también tiene importancia, porque no es fácil colaborar con alguien de esta manera, intercambiando archivos por Internet. Ten en cuenta que yo siempre tengo una idea acerca de cómo me gustaría que sonara, pero esa idea no siempre coincide con la de la otra persona. | 35 | NUEVOS LANZAMIENTOS KYOKA SH EP (Raster-Noton) ESSAIE PAS DEMAIN EST UNE ALTRE NUIT (DFA / PIAS) VARIOS HAMBURG ELEKTRONISCH 3 (Hafendisko) GNOD MIRROR (Rocket) DAMIAN SCHWARTZ THE DANCING BEHAVIOR (A Harmless Deed / Kompakt) | 36 | Después de su residencia en los estudios EMS de Estocolmo, famosos por su colección de sintetizadores modulares vintage, la japonesa Kyoka entrega a través del sello alemán Raster-Noton su trabajo más experimental, lleno de sonidos cortantes y de apariencia distante. Tras la fantasmal intro de Susurrus Kyoka, modula la tensión en cuatro piezas (y otras dos más en la edición japonesa) a partir del glitch digital y la alternancia de sonido y silencio (curiosamente, casi todos los títulos parecen tener relación con el silencio), con intenciones y resultados diversos. Me gusta mucho el dinamismo de Hovering que pone el beat en primer plano, mientras que Shush se basa totalmente en el glitch. La mejor pieza es Smash/Hush, una eficaz combinación de las dos anteriores que no da tregua al oyente, con cambios constantes y un particular sentido del ritmo. (Half Nelson) Después de publicar tres LP desde 2012, el matrimonio canadiense formado por la cantante Marie Davidson y el ingeniero Pierre Guerineau debuta en el sello neoyorquino DFA con este Demain est une altre nuit, en el que la pareja desata su amor por los sintetizadores vintage y el sonido crudo de la new wave electrónica. Demain… es un disco prácticamente instrumental, donde se imponen las crudas capas de sintetizadores y se pretende dar una imagen distante, alienada, que en la parte final (Facing the Music y Lights Out) flirtea con la EBM más melódica. Los de Montreal imponen su estilo maquinal y deshumanizado incluso en los temas cantados, donde el frío recitado de Guerineau en Retox y en Le port de masque est de rigeur es apenas levemente dulcificado por los coros de Davidson. La elegiaca La Chute pone el tono ideal para una despedida bajo la lluvia. (Half Nelson) Arrinconada por la potencia de Berlín y Fráncfort, la eficiencia de Colonia y la artesanía de Düsseldorf, la orgullosa Hamburgo lucha por un lugar en la escena electrónica alemana. El sello hamburgués Hafendisko, comandado por Tobias Lampe, insiste en este tercer volumen en la combinación de nombres consagrados internacionalmente (Dj Koze, Isolée, Tobias Schmid, Lawrence, Boris Dlugosch, Extrawelt, Oliver Huntemann o Florian Kruse) con otros circunscritos, de momento, al ámbito local como gancho de este doble CD (uno mezclado y el otro no, pero con tracks diferentes y 29 temas en total). En el primer CD destaca la voz de Lance en Heartbeats, que enlaza bien con la jazz poetry de Joney (Pop Corner). En el segundo, el equilibrio entre pista y sofá en una mezcla poco agresiva y no acreditada. De todos modos, la joya del lote es la inagotable XTC, de DJ Koze. (Half Nelson) Pese a publicar desde 2007, el colectivo (más que banda) Gnod empezó a llamar la atención con Ingnodwetrust (Rocket, 2011), todo un tratado anticlerical de tan solo dos canciones llenas de furia. Mezclando psicodelia con guitarras abrasivas (Learn to Forgive) casi metálicas y tan obsesivas como las de los propios Swans, los de Mánchester mantienen el (muy alto) nivel de su anterior LP, el monstruoso por violencia y extensión Infinity Machines (Rocket, 2015). En Mirror, Gnod son más concisos para que las arengas de Paddy Shine, que pretenden reflejar el descontento de la sociedad británica actual, se salden como exorcismos personales que dejan vacíos el cuerpo y la mente del intérprete (y también del oyente). En ese sentido Sodom & Gomorrah (18 minutos), con sus guitarras rituales que nos acompañan al cadalso y a la condenación, es insuperable. (Half Nelson) El productor madrileño vuelve al formato largo después de nada menos que ocho años desde Party Lovers (Net28, 2008). Aunque ha seguido publicando maxis con regularidad, ninguno de ellos avanzaba las canciones contenidas en este The Dancing Behavior, señal de la importancia que, como obra completa, le concede a este formato. Schwartz se muestra como un productor polivalente dentro de unos parámetros de house elegante con ciertos guiños retro, y lo consigue pese a una cierta dispersión con cuidadas líneas de bajo: nerviosísima en Minor Moves o delicada en No Waltz. Destacan también los grooves muy Mr. Fingers de Trophic Cascade y de The Present, el mejor tema, que se va volviendo ácido a medida que avanzan los siete minutos de la canción. Lástima que la fallida experimentación de A Remark I Made emborrone el final electroso con A World of Issues. (Half Nelson) NUEVOS LANZAMIENTOS No hay mejor noticia que el retorno de Tim Gane (Stereolab), ahora residente en Berlín. Desde el primer segundo de Tardis Cymbals se reconoce su firma en ese sonido retrofuturista (mezcla de krautrock, electro primigenio y pop barroco con clavicordios y violines) fruto de la combinación de guitarras y sintetizadores en largas galopadas instrumentales llenas de progresiones, cambios y sorpresas, gracias al formato de composición por bloques que practica Gane. Además, en Liquid Gate Bradford Cox canta como si fuera el mismísimo Dan Bejar (Destroyer) y Sonic Boom pone el toque arty recitando a Victor Vasarely en Planetary Folklore. Los temas parecen provenir de largas jams y se pueden alargar hasta el infinito, aunque la joyita final, la delicada Zone Null, no alcance los tres minutos. El problema de este disco es que cada vez que lo escuchas echas de menos la voz de Laetitia Sadier. (Half Nelson) CAVERN OF ANTI-MATTER El loop de fanfarria de Nautilus nos da la bienvenida al LP de debut de Anna Meredith, compositora residente en la Orquesta Sinfónica de la BBC en Escocia, y nos ayuda a hacernos una idea del resto. Varmints es un disco que busca la abstracción de la música electrónica con instrumentos clásicos (vientos y cuerdas) llevados al límite de la repetición. Cuando acierta vemos a una compositora arriesgada y prometedora, pero cuando quiere acercarse al pop se le viene el mundo encima: no debería empeñarse en cantar (Last Rose, donde Mara Carlyle le hace coros), ni en buscar estribillos simples (Taken sonroja, y no solo por fusilar a Pixies), ni en abusar de los excesos de virtuosismo rockero (Shill). Varmints es un catálogo más disperso que variado con multitud de registros que Meredith deberá limitar para poder desarrollar el talento que la melancólica Blackfriars sugiere. (Half Nelson) ANNA MEREDITH Aunque en muchas ocasiones recuerdan en exceso a sus admirados Animal Collective, y a El Guincho cuando cantan en castellano (Lo bueno se termina), los madrileños Sorry Kate se desmarcan brillantemente con retazos de jazz, reggae, soul y hasta pinceladas de rap y spoken word (Ceased Haze, la slam poetry de Caramel’s Fruit con Ink) que les llevan mucho más allá de la mera emulación. Es esa capacidad para, partiendo de un material ‘reciclado’, escapar del cliché con un simple giro lo que los convierte en una banda estimable y temible al mismo tiempo. Me gusta mucho la melancolía inicial de Trust Visits Napoleon, que llega a recordar a los grandísimos Blue Nile, en un tema que luego se desmadra hacia el R&B con exceso de helio. Cuando perfilen un poco más sus intenciones y generen su propio sonido de principio a fin nos encontraremos ante una banda gigantesca. (Half Nelson) SORRY KATE Adictos al desparrame guitarrero, los Mogwai sientan la cabeza en este contenido y refinado Atomic, una selección de las piezas que compusieron para el documental de la BBC4 Storyville - Atomic: Living in Dread and Promise sobre el desarrollo del armamento nuclear desde el bombardeo de Hiroshima hasta la actualidad. Lo cierto es que, separada de su función original, la música de Mogwai resplandece. Desde el excelente inicio con la modestamente épica Ether, mi favorita del disco por su combinación de guitarras eléctricas y la sobria melodía de trompa de Robert Newth, son las melodías las que dirigen la acción: con aire arábigo y envolvente en Pripyat, con violín a lo Dirty Three en la bella Are You a Dancer y con giros inquietantes en Weak Force, casi como si John Carpenter reversionara la mítica sintonía de Informe semanal de Rafael Beltrán. (Half Nelson) MOGWAI Regresa el productor sueco Axel Willner con la enésima reencarnación de un proyecto que pese a las mínimas variaciones no da ninguna señal de agotamiento. The Follower son seis temas entre los nueve y los catorce minutos en los que Willner exprime sus loops y a través de la falta de progresión invita al oyente a sumergirse en un trance más mental que estrictamente bailable. Aquí no se trata de contar una historia, sino de inducir a un estado mental de abstracción y abandono, para lo que es fundamental un minutaje extenso. Los diferentes cambios de intensidad dentro del tema añaden colorido a un carácter que viene definido desde el inicio por el propio sample escogido. En la línea más abstracta de Cupid’s Head (Kompakt, 2013), hay que destacar la textura de Pink Sun (que recuerda al sonido de guitarras procesadas de Seefeel) y el ambiental Reflecting Lights. (Half Nelson) THE FIELD VOID BEATS / INVOCATION TREX (Duophonic) VARMINTS (Moshi Moshi / PIAS) HAVEN HOOD (Foehn) ATOMIC (Rock Action) THE FOLLOWER (Kompakt) | 37 | WO UH N i c o l a s Foto: Manu de León Modelo: Mari Halang - Uniko Models Maquillaje y peluquería: Estíbaliz Otero Estilismo: Fer Decartaya Vídeo: Xavi Sivecas - IAM Asistente: Albert Llambí - IAM Estudio: IAM Studio | 38 | J a a r Zapatillas VANS, calcetines HAPPY SOCKS, rodilleras GUSTAVO ADOLFO TARÍ Mono SCOTH & SODA, gorra BRIXTON y anillos BERSHKA Gorro BRIXTON Relojes G-SHOCK, mono y cinturón GUSTAVO ADOLFO TARÍ, zapatillas REEBOK Bomber FRANKLIN & MARSHALL, bikini DIESEL, pantalón NINE IN THE MORNING, gafas REEF, pendientes BERSHKA, sandalias VANS Top NIKE, chaqueta REEBOK, boxer TOMMY HILFIGER, short ADIDAS, calcetines VOLCOM, zapatos CAMPER NOTICIAS DISEÑO Y PROYECTOS FADFEST 2016 ODISEO FADfest es el evento anual del FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), que celebra la excelencia creativa, reconoce el trabajo de profesionales y empresas y acerca el diseño a la ciudadanía. Un escaparate para descubrir las mejores propuestas del año en arquitectura, interiorismo, diseño gráfico, publicidad, diseño industrial, artesanía, arte y moda que este año celebra en Barcelona su sexta edición entre el 6 y el 12 de junio. En esta quincena tendrán lugar la entrega de los distintos premios que otorga FAD, un congreso internacional sobre diseño abierto, una exposición, debates, charlas, fiestas y muchas otras actividades relacionadas con el diseño. www.fadfest.cat El desnudo se banalizó con la irrupción de los móviles con cámara, pero afortunadamente aún queda quien cree en el alto poder artístico del cuerpo humano sin tapujos. Es el caso de Albert Fotch, artífice del proyecto editorial Odiseo, una fusión conceptual entre revista y libro de periodicidad bianual del que se imprimen 3.000 ejemplares por volumen. En sus páginas el desnudo es tratado con delicadeza y sensualidad, y elimina cualquier sesgo soez que pudiera ser posible. Odiseo es la constatación de que el cuerpo desnudo aún tiene mucho que decir en el mundo del arte y el diseño, ya que cada momento en el tiempo implica un singular acercamiento a él. www.folchstudio.com/odiseo JAMES DYSON AWARD 2016 BARCELONA DESIGN WEEK ¡Diseña algo que resuelva un problema! El James Dyson Award es un concurso internacional de diseño cuyo objetivo es apoyar la próxima generación de ingenieros. Lo organiza la Fundación James Dyson como parte de su misión de acercar a los jóvenes al mundo del diseño y la ingeniería. Buscan diseñadores que piensen diferente para crear productos que funcionen mejor. Prototipos que funcionen. Productos que tengan un propósito práctico, que sean comercialmente viables y que hayan sido diseñados pensando en la sostenibilidad. El concurso está dotado de un primer premio de 40.000 euros y el plazo de presentación estará abierto hasta el 19 de julio. www.jamesdysonaward.org La Barcelona Design Week, organizada por BCD Barcelona Centro de Diseño, es la cita anual del diseño y la innovación que, desde 2006, atrae a profesionales y a empresas creativas que desean conocer nuevas tendencias, hacer networking y compartir conocimientos de temáticas diversas. Con el objetivo de celebrar su 11.ª edición, la BDW 2016 ofrecerá del 2 al 12 de junio un programa que combinará actividades abiertas, como exposiciones, talleres, charlas y tours, así como otras dirigidas al público profesional para crear oportunidades de negocio e intercambio de conocimiento. BDW, una de las design weeks más importantes del calendario internacional. barcelonadesignweek.com | 46 | NOTICIAS DISEÑO Y PROYECTOS LA INSPIRACIÓN FUNK DE CEAUSESCU DISEÑO GRÁFICO (1940-1980) Debe de ser complicado llevar el apellido Ceausescu en Rumanía. Compartir el patronímico con un dictador no es plato de buen gusto, pero el director de arte Bogdan Ceausescu ha conseguido que él sea el primero en quien se piensa cuando se nombra a Ceausescu en el mundo del diseño gráfico. Su último proyecto ha sido el diseño de los carteles para el grupo de música The Funk Overdrive Series, y se ha inspirado en los sonidos funk de dicho grupo, donde se pueden apreciar sus señas creativas más características, como el empleo de tipografía de gran tamaño en negrita que le proporciona el equilibrio entre funcionalidad y atractivo visual que persigue en su obra. b-ceausescu.tumblr.com El Museu del Disseny de Barcelona alberga la exposición permanente El diseño gráfico: de oficio a profesión (1940-1980), una muestra con más de 500 piezas dedicadas a los pioneros del diseño gráfico, desde el año 1940 hasta 1980. Gracias a las generosas donaciones de muchos profesionales y entidades, hoy en día el museo cuenta con una colección –si bien aún en construcción– muy representativa de algunas etapas. La exposición esta dedicada a la generación que impulsó el paso de oficio a profesión de lo que conocemos como diseño gráfico. El periodo que cubre la exposición finaliza hacia 1980, pero están previstas futuras muestras de otras décadas. museudeldisseny.barcelona.cat LA IDENTIDAD DEL MUSEO DEL SEXO LA CANCHA PIGALLE DE PARÍS Nueva York es la ciudad de los mil museos. En la Quinta Avenida podemos encontrar algunos de los más importantes, como el Metropolitan, el Guggenheim, la Colección Frick y el Museo de la Ciudad. En la esquina de la calle 27 también se encuentra el MoSex, o Museo del Sexo de Nueva York. En los museos, como en el sexo, prima aquello de renovarse o morir, así que el MoSex puso en manos del estudio de diseño Base Design el repensar su identidad. Su nueva imagen trata de transmitir la de un museo ‘abierto’ donde el reto lo representa acabar con los prejuicios de la gente sobre este espacio, y acercarla a su amplia e interesante programación. www.museumofsex.com Tiempo después de la famosa obra Blanco sobre blanco (1918), de Kazimir Malévich, quintaesencia del suprematismo preconizado por el pintor ruso, llegaría Sportsmen (1930), donde el contraste de colores era el protagonista. Inspirándose en esta obra, el estudio de diseño Ill-Studio ha convertido una cancha de baloncesto encajada entre dos edificios del distrito 9 de París en una verdadera obra de arte. Allí, caminando por la rue Duperrè, descubres de pronto, casi escondida, esta cancha que es un estallido de colores primarios, azul, amarillo y rojo, inspirada en la obra de Malévich con espíritu geometrista. Una colaboración entre Ill-Studio y la marca de moda Pigalle. www.ill-studio.com | 47 | DISEÑO EXPERIENCIAL EL CONOCIMIENTO TRANSVERSAL ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS CLAVE DE LOS NUEVOS PROFESIONALES DEL DISEÑO EN TODOS SUS ÁMBITOS, QUE ENCUENTRAN EN EL DISEÑO DIGITAL E INTERACTIVO LA BASE DEL LENGUAJE ACTUAL PARA LA CREACIÓN DE UN PRODUCTO QUE OFREZCA AL USUARIO UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE. Texto: Rosario Muñoz. Foto: External Reference Arquitects La vertiginosa evolución de la era digital redefine constantemente nuestra forma de comunicarnos y conectarnos, lo que genera la demanda de profesionales sólidamente formados en las nuevas tecnologías. El diseño digital interactivo es una herramienta indispensable en el desarrollo de la sociedad moderna que involucra a los profesionales de todos los ámbitos del diseño. Es el caso de External Reference Arquitects, una empresa multidisciplinar de diseño que se autodefine más como una red de profesionales que como un estudio. Su trabajo se basa en transgredir las fronteras entre la arquitectura, el arte visual y la creación digital para generar nuevas experiencias espaciales. La exhibición España Explora en el Pabellón Español en la Expo Yeosu 2012 es uno de los ejemplos de proyectos multidisciplinares en los que ha participado, junto a Onion Lab, un estudio de creación de productos y espacios interactivos. Se trataba de un espacio concebido para la exposición organizada por Corea del Sur en homenaje a los océanos y las zonas costeras. Este espacio representaba la tradición española de exploración geográfica y el descubrimiento científico mediante una exposición didáctica a través de una experiencia sensorial construida con proyecciones interactivas, gráficos dinámicos, sonidos y luces de colores. Los avances tecnológicos influyen en la percepción de la realidad que nos rodea de forma que empresas públicas y privadas se ven | 48 | obligadas a generar en paralelo nuevas formas de comunicación para lanzar su mensaje, cualquiera que este sea, de una manera impactante y efectiva. Por eso, los centros como LCI Barcelona y la Escuela Superior Oficial de Diseño, que han sabido detectar estas nuevas herramientas de comunicación, tienen en su oferta académica programas específicos para formar a los profesionales de este futuro tan actual. Los másteres oficiales enfocados al diseño digital interactivo no solo enseñan a diseñar un proyecto, sino que se centran en la aplicación de la enseñanza a un prototipo real. Cursos como el máster en Creación y Desarrollo de Proyectos Digitales, que se ha configurado en colaboración con la prestigiosa agencia Herraiz Soto y que se centra en dos especialidades: proyectos digitales de comunicación y publicidad para marcas; y para espacios interactivos, trabajando conjuntamente con el máster de Diseño de Interiores Experiencial, es decir, diseño gráfico digital llevado al espacio físico real. Una formación cruzada en la que los estudiantes de cada uno de los másteres oficiales realizan proyectos transversales para diseñar productos desde su especialidad, poniendo en práctica la aplicación del diseño digital e interactivo para crear nuevas experiencias de usuario y darle ese valor añadido a su producto, indispensable en las nuevas formas de creación. Nathaniel Russell LA CARTELERÍA ES UNA DE LAS DISCIPLINAS MÁS VERSÁTILES EN EL CAMPO DEL DISEÑO. PUBLICIDAD, CINE, POLÍTICA, MÚSICA, ARTE... MUCHOS SON LOS SECTORES QUE HAN UTILIZADO EL CARTEL PARA TRANSMITIR SUS MENSAJES. LA SENCILLEZ DE SU LENGUAJE ESCONDE UNA PODEROSA ARMA DE COMUNICACIÓN MASIVA IGUAL DE EFECTIVA PARA PROMOCIONAR UN PRODUCTO QUE PARA TRANSMITIR UN MENSAJE IDEOLÓGICO. LA CREACIÓN DE UN PÓSTER SE BASA EN UN PROCESO BÁSICO QUE COMIENZA CON UNA IDEA CONCRETA Y SU ARTICULACIÓN COMO MENSAJE A TRAVÉS DE UN LENGUAJE DIRECTO E IMPACTANTE. CONSEGUIR TRANSMITIR ESE MENSAJE CON LA MÍNIMA EXPRESIÓN ES LA META DE NATHANIEL RUSSELL, UNO DE LOS DISEÑADORES/ARTISTAS QUE HAN ENTRADO A FORMAR PARTE DEL WALL OF FAME DEL PROYECTO ELEMENT PERSPECTIVE, CONCEBIDO POR ELEMENT PARA DAR VISIBILIDAD A UNA GRAN COMUNIDAD DE ARTISTAS, FOTÓGRAFOS Y DISEÑADORES INTERNACIONALES CON UNA PERSPECTIVA DE LA VIDA ÚNICA Y MUY PERSONAL. RUSSELL HA DESARROLLADO PARA LA MARCA SU TRABAJO COMO DISEÑADOR DE PÓSTERS PARA PLASMARLO SOBRE UN FORMATO MUY ESPECIAL: UNA TABLA DE SKATE. Entrevista: Rosario Muñoz | 50 | Tu interés por el skateboarding empezó con 12 años. ¿A qué edad empezaste a interesarte por el arte y el diseño gráfico? Creo que fue también alrededor de los 12 años. Estaba interesado en los logos de las bandas y los gráficos de patín, así como en dibujos e ilustraciones de comics y la revista MAD. La representación visual de la música en las portadas fue muy importante para mí, lo primordial. Generalmente compraba un álbum por el arte de la portada, con la esperanza de que fuera bueno. ¿Qué tiene el lenguaje de la cartelería que te atrae tanto? Me gusta porque es una forma simple y utilitaria con un propósito, y no es considerado como un objeto sagrado y delicado. El póster es un formato estándar utilizado en publicidad, protesta y celebración. Tus diseños son simples, pero con mensajes potentes, cargados de mucho significado. ¿Intentas con tu trabajo que el público se plantee cuestiones sustanciales más allá de la belleza estética? Creo que quiero expresar la parte más profunda de nosotros mismos, nuestra conexión con los demás y la tierra, lo que es ser un ser viviente aquí, en el espacio, en este planeta, usando la menor cantidad de señales y ruido como sea posible. Decir más con menos es mi meta. ¿Cómo surgió la colaboración con el proyecto #Element Perspective? Me contactó Brecht Cuppens, el director de arte, para trabajar en el proyecto. Pasamos por un proceso de generación y filtración de muchas ideas antes de establecer una direc- ción. A partir de ese momento empecé a trabajar y recibí un feedback muy positivo, que me ayudó a que el proyecto se desarrollara poco a poco, sin presiones. Él me trató con mucho respeto y yo quería estar seguro de que estaba contento con cómo iban las cosas y con el producto terminado. Fue una gran experiencia para mí. ¿Cuál es la diferencia entre plantear un diseño para un póster y hacerlo para una tabla de skate? El formato (horizontal o vertical) de la tabla es un desafío porque es muy estrecho. No representa una limitación sino un divertido puzle para resolver. Tu trabajo abarca desde el diseño gráfico hasta la escultura, pasando por la serigrafía y la pintura. ¿Qué técnicas has utilizado para desarrollar este proyecto? Todo comienza con el dibujo. Tengo interés en las diferentes maneras de dibujar que tiene cada uno. Una línea es como una voz, cada una es diferente. Para dibujar utilizo directamente el lápiz, el pincel y la sierra, son mi marca de trabajo. Has creado tres diseños a todo color, sencillos pero impactantes. En ellos recoges referencias a la grandeza del Universo y la Naturaleza. Son cuestiones muy profundas para la mayoría de la gente, hoy en día. ¿Cómo influye tu perspectiva del mundo en tu trabajo?, ¿qué respuestas tienes de la gente cuando descubren el significado de tu trabajo? Supongo que será satisfactorio saber que por lo menos les has dado pie a reflexionar, aunque solo sea por unos minutos, sobre la vida y nuestra relación con la naturaleza. Estos son temas importantes para mí y que han surgido una y otra vez en mi trabajo, así que me parecía natural introducirlos en este formato. Estaba más preocupado con mi punto de vista que con el del resto del mundo. Creo que mi trabajo puede significar muchas cosas para diferentes personas, y he creado estas imágenes con el fin de articular algo que no puedo explicar. Puede que el significado sea algo impreciso, pero continúa siendo algo importante para mí. No sé qué pueden sentir otras personas al ver mis diseños, pero espero que puedan apreciar la idea. Los artistas entendéis la vida de una forma diferente al resto de los mortales. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Solo intento ser tan bueno como puedo, intento ser una buena persona. Creo que es lo mejor que podemos esperar de la gente, y es bastante difícil de hacer estos días. Creo que estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. Eres músico y melómano: ¿qué playlist nos recomiendas para una tarde de skateboarding? Ahora patino de forma menos agresiva. Se trata de divertirse y salir con mis amigos. Casi nunca escucho música, pero si lo hiciera probablemente sería una mezcla de deep dub reggae y canciones de Jonathan Richman, de los Misfits. Tu spot favorito para patinar. Patino lugares pequeños y raros: bordillos, DIY spots, rocas y cosas que son difíciles pero en las que no corres el riesgo de hacerte daño... ¡No me gustaría lesionarme y quedarme sin dibujar! | 51 | NOTICIAS ARTE TRUCK ART PROJECT ANDY WARHOL, MÚSICA Y VINILOS Truck Art Project es un proyecto de mecenazgo artístico impulsado por el empresario y coleccionista Jaime Colsa y destinado a componer una particular colección de arte contemporáneo. En él, los monumentales soportes de las obras son los camiones de su empresa, camiones que sirven como soporte para los artistas y que realizarán sus rutas habituales por toda la geografía española. La iniciativa se convierte así en un muestrario vivo de las tendencias más actuales de la pintura, el dibujo y el arte urbano, en el que ya han colaborado artistas como Javier Arce, Suso33, Okuda San Miguel, Abraham Lacalle, Marina Vargas, Javier Calleja o Daniel Muñoz, entre otros. truck-art-project.com El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León inaugura el sábado 7 de mayo All Yesterday’s Parties. Andy Warhol, música y vinilos (1949-1987), una exposición que analiza el papel jugado por la música en la obra de Andy Warhol. La muestra, que podrá visitarse hasta el 4 de septiembre, traza una genealogía de las relaciones entre el arte y la música popular durante la segunda mitad del siglo XX a través de más de 200 piezas, incluyendo portadas de discos, libros, revistas, pósters, fotografías, serigrafías, dibujos, películas, videoinstalaciones, screen tests, videoclips musicales y diversos objetos relacionados con el universo artístico de Warhol a lo largo de casi cuatro décadas. www.musac.es HOSTING BY GEORGE DOWING PRADA INACCESIBLE Y DECADENTE Las apps para ligar han revolucionado la forma de entender la vida y la sociabilización. ¿Lo que no podríamos imaginar? Que también llegarían a formar parte del arte como herramienta en un proceso creativo. Así lo demuestra el libro Hosting, de George Downing, que recopila los retratos que ha ido tomando en sus citas vía Tinder. George, fotógrafo y aspirante a cineasta, muestra un talento intuitivo a la hora de exponer la belleza humana con la crudeza de la luz natural. Para él es muy interesante la comparación entre la mirada personal de sus instantáneas y las que sus modelos usan en sus perfiles de la app, lo que abre el eterno debate del yo y su percepción. georgewdowning.com En medio del desierto hay una tienda de Prada, pero si alguien se paró alguna vez con el impulso de comprarse un bolso, le habrá extrañado no poder entrar. Y es porque no es Miuccia Prada la que ha llevado su firma al desierto de Texas, cerca de la localidad de Marfa, sino los artistas Elmgreen y Dragset, que crearon esta escultura, que no tienda, llamada Prada Marfa. Esta no-tienda, instalada en 2005, muestra bolsos y zapatos de la colección otoño-invierno 2005 de Prada. Su objetivo es mostrar la decadencia del lujo con el paso del tiempo. Habiendo partido de ser una escultura experimental, es un icono de la industria y hasta un reclamo turístico. www.elmgreen-dragset.com | 52 | NOTICIAS ARTE FELIPE PANTONE Y LA CIBERCULTURA LA TÉRMICA PRESENTA ‘APP & DOWN’ Cabalgando entre los juegos ópticos de Bridget Riley y el formalismo de Frank Stella, el artista Felipe Pantone retoma los precedentes de la pintura abstracta para nivelarlos con el acervo de la cultura popular (el cómic, ciencia-ficción, ciberpunk, tipografías grafiteras…) y dar con un lenguaje acorde con los tiempos hipermodernos. Valencia es el marco en el que a mediados de los noventa Felipe comienza a desarrollar su carrera artística y donde continúa residiendo, así como donde se granjea el apodo de Pantone por su singular conceptualización del uso cromático. Sus obras se caracterizan por el uso de brillantes colores y degradados sobre gráficos en blanco y negro. www.felipepantone.com La Térmica de Málaga –en colaboración con La Fresh Gallery– presenta la exposición App & down, un recorrido por las distintas formas de un nuevo lenguaje universal. Los últimos avances tecnológicos han creado nuevas formas de comunicación, las cuales van adheridas a sentimientos de respuesta inmediata. A través de las diferentes obras de esta muestra, se puede contemplar cómo influyen las más recientes aplicaciones en nuestros estados de ánimo, formando parte de la rutina personal a través de un uso natural y cotidiano. Un recorrido dinámico a través de la mirada de una generación 3.0 en un estado constante de actualización. Del 17 de junio al 17 de julio de 2016. www.latermicamalaga.com DANDO CAZA A BANSKY CURADOR MAGAZINE Robin Gunningham. La magia del anonimato se diluye en torno al misterioso artista callejero conocido como Banksy. Según un estudio publicado por la Universidad Queen Mary de Londres, se ha utilizado una compleja herramienta de perfil geográfico para confirmar la identidad secreta del codiciado grafitero, que ha dado como hipotético nombre real el de Gunningham, nombre que de otra parte ya venía sonando desde hace tiempo en los mentideros artísticos. Partiendo de 140 obras pintadas en Londres y Bristol se diseñó un mapa con los ‘puntos calientes’ donde podría ir con asiduidad el artista. Con tanto asesino suelto es increíble que se dediquen a perseguir el arte. banksy.co.uk El arte desborda cualquier enfoque con el que se trate de aproximárselo. Por eso es en muchos caso un proyecto multidisciplinar y multiplataforma para abordarlo de forma satisfactoria. Curador es mucho más que una revista. Es una plataforma en papel y digital para dar difusión a artistas de distintas disciplinas: fotógrafos, ilustradores, pintores, arquitectos… Curador nace para ver a través de los ojos del artista, cuya visión es el principal motor para gestionar y generar los contenidos. Un enfoque fresco que revaloriza nuevos formatos artísticos. Artistas que se convierten en comisarios de otros artistas, abriendo un nuevo camino para que los nuevos muestren sus obras. curadormag.com | 53 | WU ZEI COMO SALIDO DE LA IMAGINACIÓN DE LOS CREADORES DE GODZILLA, UN GIGANTESCO PULPO ES LA ESTRELLA DE LA EXPOSICIÓN QUE HA LLEVADO A 15 PRIVILEGIADOS ARTISTAS CHINOS A QATAR. LA SUPERESTRELLA DEL ARTE CHINO, CAI GUO-QIANG, ES EL ENCARGADO DE ARTICULAR EL DISCURSO NARRATIVO DE LA MUESTRA, DONDE LA TEMÁTICA DE LA LIBERTAD ESTÁ MUY PRESENTE TANTO EN LA FORMA COMO EN EL FONDO. Texto: Agustín Velasco. Foto: Wen-You Cai, Cai Studio La revolución en el arte, como en muchos otros ámbitos de la vida, está llegando de China. Coleccionistas de arte contemporáneo del mundo han incluido entre sus prioridades a los artistas del país asiático. El progresivo aperturismo económico y social chino ha posibilitado que las vanguardias del país hayan empezado a ser incluidas en los principales espacios expositivos de todo el planeta. Pero ¿dónde están los más importantes coleccionistas del momento? Para saberlo hay que seguir la ruta del petróleo. Allí es donde el arte chino está teniendo más impronta. En el Al Riwaq Art Space de Qatar tiene lugar la exposición What About the Art? Contemporary Art from China, comisariada por Cai Guo-Qiang, la estrella del arte chino y miembro de la revista Supertouch. Esta iniciativa muestra el trabajo de 15 artistas nacidos en China en el marco de la colaboración artística de un año de duración que vienen manteniendo China y Qatar. Una muestra multidisciplinar que incluye pinturas, esculturas y videoinstalaciones, de las que la pieza estrella es Wu Zei, la escultura de un gigantesco monstruo marino obra de Huang Yong Ping. La fantástica bestia propia de la iconografía nipona del universo Godzilla es un híbrido entre un pulpo y una | 54 | sepia, que, suspendida del techo de la galería, representa una ácida crítica a la continua degradación de los océanos por la mano del hombre. Uno de los tentáculos del monstruo reposa sobre un charco en el suelo, donde se mezcla con retazos de la aceitosa basura oceánica y restos de animales muertos, algo que resulta especialmente crítico dado que la obra de este artista chino se está exhibiendo en uno de los principales países exportadores de petróleo del arco árabe. El objetivo de la exposición, en palabras de Cai GuoQiang, “es abrir esta plataforma de libertad para que los artistas que toman parte puedan expresar plenamente su genuina visión artística única. Se le da mucha atención al contexto sociopolítico del arte chino contemporáneo y a la subida meteórica de los precios de mercado de las obras de arte. Menos atención se presta a la singular creatividad individual de los artistas y a su método artístico y su metodología individual y única. La libertad es un codiciado asunto para muchos artistas. Pero lo más importante es cómo se utiliza su lenguaje plástico para expresar efectivamente esta noción de libertad y presentarlo de una manera tan abrumadoramente poderosa". Hasta el 16 de julio de 2016. www.alriwaqartspace.com ARCO 2016 LA EDICIÓN DE LA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO ARCO EN MADRID ESTE AÑO HA PASADO MÁS RÁPIDO DE LO ESPERADO. ¿POR QUÉ? ALGUNOS LO ACHACAN A LA FALTA DE RIESGO POR PARTE DE LA MAYORÍA DE LAS GALERÍAS, QUE FUERON A LO SEGURO, A LLEVAR LO QUE PENSABAN QUE IBA A VENDERSE SIN ATREVERSE A DESTACAR DEMASIADO, SIN UN PROYECTO CURATORIAL. OTROS, AL HECHO DE QUE NO HUBO NOTAS DISCORDANTES, EN LA MISMA LÍNEA, PUES EXCEPTO EL PERFORMER DESNUDO ENTRE LOS PALÉS DE UNA INSTALACIÓN, LA OBRA COLONIAL COLOR PALETTE, DE EMILIO ROJAS, LA PROVOCACIÓN BRILLÓ POR SU AUSENCIA. NO QUEREMOS DECIR CON ESTO QUE EL ARTE CONTEMPORÁNEO DEBA PROVOCAR INDUDABLEMENTE, ¿O SÍ? Texto: Marisol Salanova. Foto: Afioco | 56 | La desnudez de Rojas ponía de relieve con su obra las denominaciones raciales relacionadas con los recursos extraídos de las colonias que tuvieron las primeras ediciones de las pinturas de la famosa marca Crayon, que más tarde fueron modificados. Instalación y performance trataron de cobrar fuerza o generar mayor impacto. No obstante, la pintura prevaleció y es que parece que los coleccionistas están volcados en la compra de pintura y fotografía más que otros años. La pintura fue la técnica estrella en esta edición, pero por supuesto que hay pintores atrevidos que se sirven de diversas técnicas pictóricas para traspasar límites, meter el dedo en la llaga, realizar denuncias sociales o políticas... y los tiempos que corren casi lo piden a gritos. El performance art siempre ha sido el más subversivo de los campos, y de este hubo sinceramente poco de calidad, pese a que se empeñasen en difundir que se trataba de la técnica protagonista de la 35.ª edición de ARCO. Pasados unos meses, podemos reflexionar sobre lo visto en la feria, con serenidad, tras el apogeo de las ventas, de los reencuentros que suceden una vez al año entre amigos galeristas, coleccionistas, artistas, directores de centros de arte y de museos, etc. Tras el subidón hay que hacer balance, y aunque el balance de ventas es bueno, seamos francos: ARCO ha perdido tirón. Algo falla. Tal vez se haya vuelto un encuentro recatado. Como experiencia, la feria deja de sorprender y, por lo tanto, el público percibe menos estímulos. No es que el arte esté para entretener, pero sí debería de llevarnos a pensar. Una incipiente revalorización de la escultura se erigió como aire renovador y positivo, ya que, dado el carácter matérico de lo escultórico, poco a poco los artistas más jóvenes se habían alejado de su práctica, pues cuestan mucho los materiales, el almacenaje y el transporte. Sin embargo, este año se vendió escultura por precios astronómicos, así como esculturas más asequibles de pequeño formato de jóvenes artistas, lo cual fue estupendo: no solo de vender Juan Muñoz se vive; no obstante, siempre resulta espectacular una gran obra. La escultura de bronce Yellow Song, de George Baselitz, que expuso la galería francesa Thaddaeus Ropac, tenía un precio superior al millón de euros, y fue de las más comentadas, de las que más selfis acaparó, si puede ese ser un medidor de popularidad. La conclusión es que prescindir de un país invitado en esta edición dejó huella y se notó que nos faltaba algo, aunque esta siga siendo la cita anual del arte contemporáneo por excelencia. Seguiremos atentos. Jonathan Monaghan NACIDO EN EL SENO DE UNA FAMILIA CATÓLICA DE ORIGEN IRLANDÉS, MONAGHAN SE CRIÓ EN QUEENS (NY), JUNTO AL OCÉANO. SU RELIGIOSA EDUCACIÓN INFLUYÓ MUCHO EN SU FORMA DE RELACIONARSE Y ENTENDER LA VIDA QUE LO RODEABA. AL CRECER –Y AL IGUAL QUE TODA LA GENTE DE SU GENERACIÓN–, ESTAS DOCTRINAS ACABARON DILUYÉNDOSE, AUNQUE DEJARON UN POSO QUE A DÍA DE HOY ES OBSERVABLE EN SU FORMA DE COMPONER HISTORIAS. EN SUS VIDEOCREACIONES PODEMOS VER DESDE UN RENO DE ORO GALOPANDO A TRAVÉS DE UN VASTO TABLERO MIENTRAS UN OVNI GROTESCO SOBREVUELA LA ESCENA, A LOS COJINES DE UN SOFÁ MODERNISTA DANDO A LUZ UN BECERRO DE ORO. SU IMAGINACIÓN PARECE NO TENER LÍMITES NI COMPLEJOS, Y NO DUDA EN MEZCLAR CONCEPTOS Y OBJETOS COMO UNOS HUEVOS DE FABERGÉ REINTERPRETADOS, TODO TIPO DE CIBORGS Y EL LUJO DECADENTE: IMÁGENES SURREALISTAS A GOGÓ PARA UN MUNDO ARTIFICIAL COMPUESTO DEL DETRITUS DEL CAPITALISMO MÁS ABSURDO. IRONÍA POSAPOCALÍPTICA A LA PAR QUE ELITISTA Y BELLA. TODO ESTO Y MÁS SE ENCUENTRA EN LAS ENCRIPTADAS COMPOSICIONES Y DEMÁS CREACIONES DIGITALES DE JONATHAN MONAGHAN. PASEN Y VEAN... Entrevista: Tactelgraphics. Edición: Rosario Muñoz. Foto: Courtesy of Bitforms Gallery, New York ¿Te consideras videoartista? Soy un artista y hago lo que tiene sentido para mí. Trabajo cruzando técnicas: hago esculturas, grabados y videoinstalaciones, pero todo forma parte del mismo mundo. Las imágenes y los conceptos te dirigen a través de los diferentes materiales. Cada técnica es adecuada para interactuar con los temas y conceptos, que se tratan de una manera única. ¿Qué opinas del denominado movimiento post-Internet? Hay una fluidez de los significados en mi trabajo, donde elementos dispares se fusionan en algo nuevo. Es un poco la forma en la que funciona la Red, en la que todo tipo de técnicas se transforman a través de la pantalla del ordenador. Sin duda, me preocupan las cuestiones que la era digital moderna es capaz de abarcar y transformar. Creo que los artistas pueden ocuparse de esta cuestiones a través de todo tipo de enfoques, pero yo soy consciente del uso que hago de las herramientas digitales para ser crítico con los efectos que tienen sobre nuestro sentido de la realidad, nuestra identidad, nuestra historia. Más concretamente, estoy creando obras que parecen spots publicitarios: tienen la agudeza y la seducción de un anuncio de un coche, por ejemplo. La exposición Escape Pod hacía referencia a la mitología tanto nórdica como griega. Sin embargo, tus vídeos tienen un claro contenido apocalíptico. ¿Cómo influye todo esto en la creación de tu obra audiovisual? Yo veo la historia como un estadio no lineal. Me gusta estudiarla como la mitología, no como una serie de eventos indirectos sino como las mismas manifestaciones de la naturaleza humana en formas ligeramente diferentes. Utilizando criaturas míticas y de cuentos en mi obra estoy intentando explorar la raíz de la naturaleza humana en la era digital. Los posibles hábitos de consumo quedan claramente reflejados en obras como Afrer Fabergé. La ironía es un ‘must’ en tus trabajos. Utilizar un Starbucks o una tienda libre de impuestos en mi otro mundo imaginario aproxima mi trabajo a la realidad. La discordancia humorística creada por el contraste entre estos elementos banales y las imágenes de poder o historia tiene como objetivo desencadenar la visión de quiénes somos y adónde vamos, o eso espero. El mundo paralelo, no desvinculado de la iconografía más contemporánea, se ve reflejado en tu cuerpo de obra. ¿Qué pretendes con ello? Me veo obligado a buscar en nuestra cultura comercial y consumista de una manera diferente. A menu- | 58 | do la gente se pregunta ‘por qué’ cuando observan mi trabajo: ¿por qué hay un hotel en este palacio barroco?, ¿por qué está bailando Iron Man? ‘Por qué’ es una buena pregunta para hacerse cuando navegamos por nuestra vida y nuestra cultura. Creo que no preguntamos lo suficiente y espero que mi trabajo pueda instigar estas preguntas. Pese a la carencia de humanoides en tus piezas, el concepto de hibridación parece siempre estar presente. ¿El mensaje encriptado tiene algo de adoración hacia el mundo de la ciencia-ficción? Siempre he estado influenciado por la ciencia ficción y por cómo trata la tecnología, la alegoría y las advertencias sobre problemas concretos. Estoy haciendo algo similar, pero estos híbridos del pasado y del presente de nuestra cultura del consumo van más allá de la evasión y la fantasía asociada a veces a la ciencia ficción. Supongo que conoces a la artista Patricia Piccinini y sus pequeños mutantes. ¿Sabes que inspiró la película Splice, con Adrien Brody y Sarah Polley? ¿Te gustaría que tu obra derivase en lo mismo? Sí, sin duda. Hollywood es más que bienvenido para pagarme por una dirección de arte en cualquier momento. Hablemos del parto del ciervo de oro del sofá, que me tiene totalmente hechizado. ¿Metáfora del consumo o mito revisitado? La imaginería en mi obra es intencionadamente ambigua. No existe un significado específico, sino más bien un desfile de imágenes para contemplar. Me gusta enfrentar contrarios y lo inesperado. Nos obliga a pensar sobre las cosas de manera diferente. No puedo evitar pensar en artistas como Matthew Barney cuando visualizo tus vídeos, salvando las distancias. Cremaster Cycle es una de las piezas, desde mi punto de vista, más importantes de principios de este siglo… ¿Tú que opinas? He visto un montón de videoarte. Matthew Barney ha sido, en muchas formas, una gran influencia para mí. Creo que la sensación que tuve al estudiar esos trabajos fue que podría producir algo como eso, pero que podría hacerlo con mis propias habilidades. No tengo un estudio o un gran presupuesto, ni siquiera sabía cómo usar una cámara, pero pensé que podría hacerlo con los conocimientos de animación 3D que ya tenía. ¿Qué proyectos tienes entre manos en estos momentos? Estoy terminando una serie de grabados y esculturas, tituladas Gotham, con un giro hacia el lujo arquitectónico del Nueva York del siglo XIX, convertidos en viñetas orgánicas. | 59 | ARTE Y EXPOS Pascale Marthine Tayou Louise Bourgeois CAC, Málaga. cacmalaga.eu Guggenheim, Bilbao. www.guggenheim-bilbao.es Hasta el 5 de junio de 2016 Hasta el 4 de septiembre de 2016 MIRACLE !!! ESTRUCTURAS DE LA EXISTENCIA El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta la primera exposición individual en España de Pascale Marthine Tayou. En MIRACLE !!!, título de la exposición comisariada por Fernando Francés, el artista reúne 24 trabajos en los que se aprecian las diferencias culturales entre África y Europa, además de emplear diferentes materiales: madera, acero, cristal, cerámica, incluso elementos reciclados. En su obra, el artista enfrenta términos antagónicos: lujo/pobreza; poder/sumisión; pureza/corrupción, etc. Los objetos cotidianos se emplean como recurso estético y se interpreta como la variedad religiosa, cultural, política y social que ha resultado del poscolonialismo. Los movimientos de las personas y materiales a través del mundo, la conexión espiritual con los lugares son algunos de los temas que aborda en su trabajo. Además de sacar a la luz los problemas sociales o políticos, Pascale Marthine Tayou también denuncia que estas desigualdades llegan a afectar al medioambiente y a la forma de obtener y explotar los recursos naturales por parte de Occidente. Esta realidad se hace más visible en el empleo de materiales de desecho en sus obras. A pesar de todo, el colorido y la vistosidad de su trabajo hacen que la forma de abordar estos problemas sea desde un punto de vista positivo. El Museo Guggenheim Bilbao presenta a Louise Bourgeois. Estructuras de la existencia: las Celdas reúne una amplia representación de las innovadoras y sofisticadas obras escultóricas desarrolladas por Louise Bourgeois (1911–2010), una de las artistas más influyentes del siglo XX, a lo largo de dos décadas de su carrera. En esta exposición, organizada por Haus der Kunst (Múnich) en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao, el público podrá conocer y experimentar 28 espacios arquitectónicos cargados de emoción que separan el mundo interior del exterior y que representan, en cada caso, un microcosmos particular. La exposición en Bilbao es posible gracias al patrocinio de la Fundación BBVA. Las Celdas se ubican a medio camino entre el panorama museístico, la escenografía y la instalación, y abordan la memoria y las emociones, el dolor, la angustia y, de manera específica, el miedo al abandono. En estos espacios arquitectónicos únicos, la artista coloca diferentes objetos encontrados, como prendas de vestir, muebles o esculturas singulares, y compone escenarios teatrales cargados de emociones. Para Bourgeois, el término en inglés, cell, tiene diversas connotaciones, pues se refiere tanto a la celda individual de una cárcel o de un monasterio como a la célula biológica de un organismo vivo. | 60 | ARTE Y EXPOS Luis Úrculo Colectiva Espai Tactel, Valencia. www.espaitactel.com MoMA, Nueva York. www.moma.org Del 6 de mayo al 17 de junio de 2016 Hasta el 12 de marzo de 2017 ORNAMENTO Y DELITO FROM THE COLLECTION: 1960-1969 Ornamento y delito, de Luis Úrculo, es un ambiguo acuerdo de contrarios, una disección de algunas ideas desarrolladas por Adolf Loos en el ensayo del mismo título, para ser convertidas en conceptos más flexibles, es decir, fieles a los postulados del arquitecto vienés a la vez que los contradicen. El artista madrileño presenta una antítesis que enlaza con la lista de contradicciones vertidas en algunos escritos y proyectos que Loos nos ha legado. Se trata de una reflexión sobre lo decorativo que contribuye, como otros trabajos del artista, a un mejor conocimiento de lo doméstico-arquitectónico. Esta exposición es la continuación del proceso de registro del comportamiento de los materiales, iniciado con Las cosas, y en el que ahora Úrculo prescinde del cuerpo (de aquellas manos anónimas) para concentrarse, citando a Heidegger, en lo “cósico”. La exploración del potencial de lo imperceptible-cotidiano se lleva ahora a cabo a través de unos fragmentos ficticios que reproducen las tramas abstractas presentes en un material arquitectónico real, cuyo proceso de obtención, a veces, también es fingido. Haciendo uso del dibujo, la fotografía, el objeto o la instalación, Úrculo anula la ‘alternancia wölffliniana’ en favor de la coincidencia entre lo ‘clásico’ y lo ‘barroco’. En Espai Tactel, del 6 de mayo al 17 de junio. La década de los sesenta es muy significativa en el arte contemporáneo. Supone casi el comienzo de la era del consumismo, en que, gracias a un gran auge económico, se empezaron a producir de forma masiva distintos elementos de la vida cotidiana. Debido a las dos guerras mundiales, el país que salió más fortalecido en todos los aspectos fue Estados Unidos. El auge material promovió comodidad y, por tanto, un auge intelectual. Los artistas multidisciplinares experimentaron con los medios tradicionales para transformarlos. From the Collection: 1960-1969 es la exposición que presenta el MoMA, y que reúne las mejores piezas de esta década. Las obras han sido recopiladas de su colección de la cuarta planta del museo en colaboración con seis departamentos, la biblioteca y los archivos del museo. Así, esta es una oportunidad única para ver piezas que jamás han sido expuestas, como esculturas, cuadros, pinturas, dibujos, bocetos, piezas de diseño, también de diseño industrial y fotografías. Está ordenada de forma cronológica y encontramos obras como el coche Jaguar E-Type Roadster del año 1961, fotografías de Bela Kolárová de los años 1962 y 1963, Zen for TV de Nam June y del año 1963 y, así, las más destacadas hasta 1969, como la película Dream Houses, de Nalini Malani, entre muchas otras. | 61 | ARTE Y EXPOS Darío Villalba Carlos Nicanor Luis Adelantado, Valencia. www.luisadelantado.com Twin Gallery, Madrid. www.twingallery.es Hasta el 13 de junio 2016 Del 5 de mayo al 4 de junio de 2016 AQUÍ NEOMISMOS Luis Adelantado Valencia presenta la exposición individual de Darío Villalba, Aquí, que tendrá lugar el próximo 7 de abril. Darío Villalba (1939, San Sebastián) es una referencia ineludible para entender el arte después de la generación del informalismo de los cincuenta. Su respuesta a este ‘ismo’ abrió una brecha en la concepción del propio mundo artístico, conceptualizando nuevas formas de trabajo. Pionero en el uso de la fotografía como pintura, emulsionada, intervenida y transformada, su labor ha sido reconocida por las más relevantes instituciones artísticas. En 1970, en la XXXV Bienal de Venecia, presentó sus Encapsulados, que le dieron fama internacional y trascendencia artística. Por la constancia en la excelencia de su trabajo ha sido galardonado con diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes otorgada por el rey de España en 2002 y el Premio Nacional de Bellas Artes en 2003. Para esta su quinta exposición individual en Luis Adelantado Valencia, Villalba presenta más de 40 nuevas piezas: en ellas recorre un camino desde la reinterpretación del pasado hacia una nueva visión en la que nos mostrará algunas de sus obras, con las que retoma el color de los documentos originales de los años ochenta completado con las luces y las sombras de un pulcro blanco y negro. El escultor canario Carlos Nicanor presenta el 5 de mayo en Twin Gallery la exposición Neomismos, el Barroco como pretexto (primera parte), en la que se adentra en el desconcierto de la pintura, se sale del marco y se desata en la tridimensionalidad de la escultura, como un daño aparentemente reversible y un juego no pudoroso con el puro pigmento. La muestra se podrá visitar hasta el 4 de junio. La intensidad escultórica de Carlos Nicanor es de naturaleza poética. Tal vez por eso su obra parece tan cómoda y rigurosamente expresiva cuando hace suyo el legado de las vanguardias, en especial del dadaísmo, y su capacidad para hacer objetos autosuficientes, entidades cerradas con las que para comunicarnos es imprescindible una clave cultural. El poder de la imaginación y la construcción a través del desahogo creativo desemboca en sombras de intimidad y efluvios de deseos. Ahora los procesos se vuelven, a modo de pausa, menos gráficos y más hipnóticos. Evasión a la irrealidad algo kitsch y pop. Elocuente relación entre lo concebido y la experiencia. Genera manchas de color como esculturas, no hay concepto narrativo y no existen límites espaciales. Explota la tramoya del artificio y sitúa al espectador en un lugar privilegiado, la responsabilidad sobre su propio flujo emocional. | 62 | ARTE Y EXPOS Mona Hatoum Colectiva Tate Modern, Londres. www.tate.org.uk Las Naves, Valencia. www.lasnaves.com Del 4 de mayo al 21 de agosto de 2016 Del 5 de mayo al 18 de junio, y del 23 de junio al 30 de julio de 2016 MONA HATOUM PARAÍSOS La Tate Modern de Londres recibe la retrospectiva sobre Mona Hatoum. Nacida en el año 1952 en Beirut, se mudó a Inglaterra en 1975 tras la guerra en el Líbano. Debido a todos estos cambios e impresiones que recibió durante su infancia, la cosmogonía de Mona Hatoum es bastante abrumadora, significativa y contundente. Desde el 4 de mayo hasta el 21 de agosto podremos ver más de cien obras que contienen piezas como vídeos, esculturas, instalaciones, fotografías y trabajos en papel. Desde la década de los ochenta y a través de un repaso exhaustivo de sus treinta y cinco años de carrera, nos adentraremos de lleno en el universo Hatoum. Su obra es conocida por su pasión por la anatomía. De hecho, es una constante ya que, para ella, es una buena forma de mostrar tanto la vulnerabilidad como la resiliencia humanas. Así, sus famosas obras, piezas como Light Sentence (1992), Corps étranger (1994) o Homebound (2000) o Impenetrable (2009), entre muchas otras, estarán en esta exposición. La obra de Mona Hotaum es algo imprescindible debido al impacto que causa. Cuando vemos sus piezas algo se remueve dentro de nosotros. La crítica ácida sobre el ser humano y el hombre del mundo actual hacen que esta exposición sea algo imprescindible para los que amamos el arte contemporáneo. El termino ‘paraíso’ está más próximo a nociones como la utopía que a una realidad. Funciona tanto como pérdida o como promesa, aunque en alguna ocasión puede permitirnos una identificación de lugar. Paraísos artificiales / Paraísos terrenales es una exposición en dos tiempos que engloba un total de veinte artistas entre los cuales cabe destacar a Deva Sand, Jorge Fuembuena, Sergio Belinchón, Miguel Ángel Gaüeca, Christto & Andrew o Alex Francés. Si bien en la primera parte (Paraísos artificiales) las diez posturas artísticas nos sitúan de nuevo en la paradoja: hacer arte o diseñar un proyecto expositivo a la par que se homenajea Les Paradis Artificiels es asumir también el estigma que reside en la pregunta lanzada por Baudelarie: “¿Qué sentido tiene trabajar, labrar el suelo, escribir un libro, crear y dar forma a lo que fuere, si es posible acceder de inmediato al paraíso?”. En la segunda parte (Paraísos terrenales) el tema se articula sobre la diversidad de la idea de paraíso construida desde múltiples identidades. La elaboración de una realidad a partir de este concepto nos obliga a integrar su opuesto, el infierno, y todas las contradicciones que esta idea conlleva. Paraísos artificiales podrá verse desde el 5 de mayo hasta el 18 de junio, y su continuación, Paraísos terrenales, del 23 de junio hasta el 30 de julio de 2016. | 63 | DC Shoes lleva más de dos décadas siendo una de las marcas de referencia de la cultura del skateboarding en todo el mundo. Comenzó como un pequeño negocio de venta de camisetas fundado por un par de amigos, uno de ellos hermano del skater Danny Way, para seguir con la fabricación y el diseño de zapatillas especializadas primero y de toda clase de material para deportes extremos como el surf, snowboard, BMX y el motocrós años después. La cultura de la calle la acogió como una de sus marcas representativas, y grupos underground como Cypress Hill, Beastie Boys o Limp Bizkit la apoyaron desde el principio. DC Shoes es un clásico de la escena que no puede faltar en tu fondo de armario. Por eso, en esta edición de OCIMAG, los primeros en suscribirse se llevarán una prenda DC. (Producto a elegir sujeto a disponibilidad de stock: zapatillas, camiseta, gorra o sudadera). www.dcshoes.com Información y suscripción online: www.ocimag.com | 64 |