Transcripción
pdf
STAFF 61 Dirección: Rubén Vidal. Redacción: Rosario Muñoz. Diseño gráfico y dirección de arte: Grafikproject. Publicidad y márketing: Javier Morán: [email protected], Sandra Montosa: [email protected] Moda: Anna Arroyo, Agustín Velasco. Música: Fernando Fuentes, Catalina Isis, Sara Morales. Boardriders: Xabi Pintor, Marta Corbí, Chio Ruiz. Contenidos diseño y arte: Tactelgraphics. Arquitectura: Carlos Salazar, Ester Giménez. Producción de vídeos: Moveo Films. Street y eventos: Fátima Sancho, Antonio Orlandi, Nerea Coll. Edición: José Miguel Torrente. Web: Erika Gallo. Distribución: Walk & Paste. Colaboradores: Jacobo Sánchez, Rafaella Gneco, Marta Solsona, Jordi Iranzo, Marisol Salanova, Alex Doucet, Tamara Arranz, Natalia López, Cynthia de León. Edita: Rubén Vidal. Depósito legal: V-4859-2008 - OCIMAG #61 / edición bimestral de septiembre y octubre de 2014. OCIMAG no se hace responsable de las opiniones o comentarios de nuestros colaboradores. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de cualquier contenido escrito o gráfico aparecido en esta publicación o en su versión online sin la autorización expresa y por escrito del director. Publicidad: [email protected]. Información: [email protected]. Tel.: 962 971 002 Foto staff: fotografía, Alex Doucet; estilismo, Natalia López; modelo, Asier Goñi - Uno Models. Capa Amaya Arzuaga, sudadera Nike, vestido Carlos Diez, casco Assaad Awad. www.ocimag.com #61 Fotografía: Alex Doucet Estilismo: Natalia López Hair & Make Up: Cynthia de León Modelo: Asier Goñi - Uno Models Capa Amaya Arzuaga, sudadera Nike, vestido Carlos Diez, casco Assaad Awad BÁSICS 4. Cajón desastre. MODA 6. Diesel Neo-Neoclassic FW14. 8. Myblüchers. 10. News moda. 12. Jon Mikeo / entrevista. 58. Meet BOARDRIDERS 14. News Boardriders. 16. Bowl a rama Getxo. 18. Danny León / entrevista. MÚSICA 20. News música. 22. Rebolledo. 24. Dime lo que compras y de diré qué debes producir. 26. Caribou / entrevista. 28. Holy Fuck / entrevista. 30. Los Planetas / entrevista. 32. De analógico a digital. DISEÑO 34. News Me in a House of Love, editorial por Alex Doucet. 66. Kiss and Not Tell, por Alex Doucet. diseño y proyectos. 36. Agujero Negro. 38. London Design Festival 2014. 40. Jules Julien / entrevista. 42. The Jockey Club Innovation Tower / arquitectura. 44. Mondo Nature. ARTE 50. Las cartas de agradecimiento de Chiharu Shiota. 52. Arte y expos. cajón desastre - por Rosario Muñoz NO SOY IMBÉCIL ROSARIO MUÑOZ ES PUBLICISTA, ESPECIALISTA EN MK DE CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN DE MODA, COLABORADORA HABITUAL EN REVISTAS DE TENDENCIAS Y UNA DE LAS PRINCIPALES REDACTORAS DE OCIMAG. CAT LOVER CONFESA, ES UNA APASIONADA DE LA CULTURA STREET Y EL MUNDO SNEAKER, Y LE GUSTA DISFRUTAR DE LOS PEQUEÑOS PLACERES DE LA VIDA: UN POCO DE ALGODÓN DE AZÚCAR, GELATINA DE FRESA Y AMOR TODOS LOS DÍAS DEL AÑO. COMENZÓ COMO ESPECIALISTA EN MODA Y CULTURA URBANA EN LA VALENCIANA ‘A LITTLE BEAT’, Y HASTA EL DÍA DE HOY. DESPUÉS DE RESIDIR EN NUEVA YORK, TRABAJAR JUNTO A GRANDES DISEÑADORES Y ORGANIZAR EVENTOS DE MODA, SIGUE EXPRESANDO SU VISIÓN DEL MUNDO DE LAS TENDENCIAS MÁS ACTUALES CON UNA PERSPECTIVA CORROSIVA, IRREVERENTE, NO EXENTA DE SENTIDO DEL HUMOR, SIN SERVILISMOS Y CON MUCHA, MUCHA CLASE. Este verano me ocurrió algo mientras pasaba unos días de vacaciones. Terminé antes de lo previsto el libro que estaba leyendo y me quedé sin lectura para desconectar totalmente, así que entré en pánico. Allí donde estaba no había ni un folleto que llevarme a los ojos, hasta que me hice con una ‘revista de estilo’, lo que terminó por agravar mi problema de pánico. Dedicándome al sector, me pareció apropiado echarle una ojeada sin más. No se trataba de la biblia de la moda ni similares, que son un buen documento visual para estar al día de la industria y su lenguaje: diseño, tendencias, imagen, campañas... Era más bien un manual de cómo vestir para ser exactamente igual al resto, además de fomentar las malas prácticas empresariales de gigantes que fusilan y se apropian del trabajo creativo de los que se lo curran mucho para dar forma a una idea y convertirla en un producto. Para empezar, la directora, vestida de marca sobre unos stilettos de vértigo que no parecían para nada de plástico, me animaba a buscar entre las páginas de su revista los mejores clones para ir a la moda esta temporada. Así, predicando con el ejemplo, en plan “tú, muerta de hambre, puedes escoger entre la mierda low cost que te enseñamos, la que está descentralizando la producción local para llevarla a países donde la mano de obra vale menos que un Palote de fresa, mientras yo me lleno los bolsillos de billetes para gastar en la milla de oro madrileña”. Mis sensores saltaban a un código naranja subidito de tono. Me aventuré a continuar: necesitaba ver qué tipo de consejos low cost vendían para tener una visión más amplia de la porquería autocrática disfrazada de tendencias que me querían colar. Lo siguiente que leí activó mi código rojo. No se limitaban a darme consejos y opciones, que es lo que esperaba. No. Me decían exactamente qué comprarme, cómo combinarlo y cuándo ponérmelo. Esta gente debe de pensar que soy imbécil. Ahora resulta, pobre de mí, que carezco de criterio para abrir el armario y poder decir "hoy voy a ponerme esto" porque me gusta, me sienta bien, voy cómoda, me veo mona, o lo que quiera o necesite transmitir. Me da igual, lo que sea que elija va a ser perfecto, porque representa lo que soy y cuál es mi estado de ánimo ese día en concreto. Que una revista me informe de novedades, marcas, diseñadores y tendencias de temporada me parece bien, y lo necesito, pero que me digan lo que debo llevar es como decirme lo que debo pensar, y eso es intolerable. La industria de la moda tiene luces y sombras de las que hablar durante horas, pero yo hoy quiero exponer cuatro puntos para la reflexión: 1. Están maleducando a la sociedad, alimentando un modelo de negocio basado en el consumo voraz de productos de baja calidad fabricados para durar tres días. 2. Distorsionan nuestra escala de valores convirtiendo el esfuerzo de los creativos y la producción local en producto de lujo mal entendido, haciéndonos creer que es mejor tener mil prendas de mierda, obsoletas en dos semanas, a tener tres bien diseñadas y confeccionadas que durarán décadas (doy fe). 3. Quieren convertirnos en un ejército de ovejas clonadas sin criterio, creando necesidades estilísticas ficticias y borrando cualquier ápice de personalidad y carácter que refuerce nuestra identidad como personas únicas e irrepetibles. 4. Fomentan el concepto arcaico y discriminatorio de las clases sociales (otro tema del que poder hablar sin parar). A diario nos encontramos con barreras infranqueables, pero la moda debería ser una de esas herramientas con las que poder expresarnos y sentirnos libres, y esa clase de formatos mutila nuestra creatividad personal y pone límites a nuestra individualidad: si no haces lo que dictan, eres diferente, y ser diferente no está bien visto. Es solo mi punto de vista, por otra parte plagado de matices, y me encantaría profundizar más y escuchar vuestra opinión. Porque de eso se trata, de enriquecer nuestro lenguaje-moda explorando a través de la personalidad de los que nos rodean y sus formas de utilizarlo. DIESEL NEO-NEOCLASSIC FW14 La revolución global del yo Texto: Rosario Muñoz La nueva colección de Diesel para esta temporada, llamada Neo-Neoclassic, es todo lo que Diesel representa y más. Bebiendo del elixir eterno de los iconos de la marca, el cuero rock 'n' roll, el denim y el rollo militar, el director creativo de la firma italiana, Nicola Formichetti, nos seduce con una mezcla pop de su visión del neoclasicismo y el espíritu atrevido y canallesco-chic de Diesel. La campaña refleja la comunidad global de la marca, una mezcla democráticamente imperfecta de individuos anónimos fichados a través de un casting online: modelos, actores y músicos que se agrupan en el centro de la imagen, como en los cuadros neoclásicos, donde el protagonismo se centra en cada uno de los personajes que forman el todo. Nicola Formichetti describe la campaña Neo-Neoclassic como la esencia de lo que hacen en Diesel: la formación de un nuevo tipo de tribu en la que todo tipo de personas tengan cabida, mientras sean siempre fieles a sí mismas. Y es entonces cuando nos paramos a ver la colección –no solo de imágenes y campañas creativas vivimos los corrompidos por la moda– y nos damos cuenta de que en efecto se trata de una amalgama de prendas y siluetas de varios estilos impregnadas con la filosofía de Diesel. Vemos el street wear genuino de la marca de Renzo Rosso, entre macarra y elegante, con sus materiales fetiche, el cuero y el denim, y ese rollito marcial que marca contornos estrictos y muy atractivos. Hagamos recuento: jeans en todos los fits, pantalones de cuero, de pinzas e incluso los palazzo; americanas de dos y cuatro botones, las ajustadas y combinadas en piel y las holgadas de raya diplomática; chaquetas vaqueras, que deberían ser un básico de armario, camisas en variedad de tejidos, chalecos, gabardinas, cárdigan y jerséis de punto, chupas de cuero, anoraks, tachuelas, pelo, cuadros, tie dye, rotos y descosidos... La colección FW14 Neo-Neoclassic es una revisión de la herencia Diesel y una llamada a la globalización a través del “sé tú mismo”. Basta de etiquetas: llega la revolución del neo-neoclasicismo. www.diesel.com MYBLÜCHERS Un ‘must have’ más allá de la tendencias Texto: Rosario Muñoz / Foto: Sergio Andrés para Myblüchers La mayoría de los proyectos se inician movidos por la ilusión de quien los emprende, pero pocos son los que consiguen reflejar esa pasión personal y convertirla en la nuestra. Es el caso de Myblüchers, un proyecto que nace de la predilección de Victoria por calzar el blücher, el clásico y elegante zapato de costura inglesa que hemos visto renacer como tendencia varias temporadas. La diferencia de Myblüchers con el tirón comercial de un clásico es la concepción de este modelo como un básico must have para cada temporada gracias a la filosofía colaborativa de la marca con distintas firmas, que convierte el tradicional diseño inglés en un modelo innovador y diferente en cada colección. Son buenísimas e imperecederas noticias para los apasionados del blücher y para los que no terminaban de dejarse conquistar por este zapato masculino que no entiende de géneros. El equipo Myblüchers, formado por Victoria, la parte creativa, Sergio, la parte técnica, y Ángel, en la parte moda de la marca, tiene un compromiso firme con la calidad y el sello Made in Spain con el que reivindica los orígenes de la tradición del trabajo manual y artesano, del calzado en Elche, lo que convierte cada Myblücher en una pieza única trabajada al detalle con esmero. Ahora podemos calzar el clásico blücher con el valor añadido de la diferenciación de diseños gracias a la visión única de cada una de las firmas y diseñadores que colaboran con Myblüchers creando colecciones exclusivas no reeditables. El número 13, fetiche de la marca, es el número limitado de unidades que hacen para cada modelo y colección, y una vez agotado se reinicia el proceso creativo y se modifica su diseño, lo que lo convierte en otra pieza de calzado única e irrepetible. Y Trece es también el nombre del showroom de Myblüchers, un espacio conceptual creado para acercar la marca al público de una forma personal en un entorno de ocio, moda y gastronomía. Myblüchers basa su filosofía en la recuperación de un modelo tradicional de calzado convertido en icono de estilo, y en la creación de un producto exclusivo y limitado reinventado cada temporada por la visión única de las marcas y diseñadores colaboradores, como Minerva Portillo, Francisco Segarra, Beatriz Peñalver, Alberto Jiménez (Miss Caffeina), Totpoc, Sandra Freckled, Uke, Eve Angel, Dragomir Krasimirov y Enum, más todos los que quedan por llegar, que rediseñarán un nuevo Myblüchers capaz de convertir la rutina del caminar en puro placer estético. www.mybluchers.com news moda CAMPERLAB ONLY & SONS Romain Kremer es el nuevo responsable de la dirección creativa de Camper. Su primer cambio ha sido la conversión de algunas de las tiendas Camper en plataformas experimentales en la que se presentarán nuevas propuestas. Un concepto llamado CamperLab que se instaura en algunas de las tiendas emblemáticas de ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York, Berlín y Tokio, y que determinarán el estilo vigente de las tiendas Camper de todo el mundo, orientado a una imagen más joven y actual. Las propuestas escogidas para presentar en las CamperLab serán una selección especial de novedades del propio Kremer y nuevas versiones de los iconos de la marca. Camper empieza una nueva era de comunicación y una identidad recién estrenada. camper.com/lab Troels, Emil, Morten, Oliver y Thomas son cinco tipos anónimos que han sido escogidos por su personalidad y actitud, todas ellas bien diferentes, para defender la primera colección de la marca dirigida al público masculino, Only & Sons. Influenciada por la realidad urbana de las metrópolis actuales, Only & Sons reivindica la individualidad frente al uniformismo mediocre que se extiende entre las marcas de street wear. Una excepción madura con propuestas simples pero con mucho estilo, que adapta el diseño y la calidad a las necesidades del habitante de la urbe y reinterpreta esos clásicos que nos gustan tanto: jeans, chinos, camisas de franela, suéters, cárdigan, americanas, chaquetas acolchadas, de cuero, bómber y parkas. Un buen catálogo con el que configurar un look acorde a cada personalidad. Only & Sons ha llegado, y le damos la bienvenida. onlyandsons.com REEBOK CLASSIC X KEITH HARING Este año es el 25º aniversario de las Reebok Pump, y la marca quiere celebrarlo lanzando su cuarta colaboración con la Fundación Keith Haring con las clásicas siluetas Pump rediseñadas: Instapump Fury, Pump Omni Lite, Pump Court Victory, Pump Running Dual y Pump Aerobic Lite. Una gran noticia para muchos puretas que rememoran la aparición de las Pump con añoranza y reminiscencias de inocencia preadolescente. La colección para este otoño 2014 recoge detalles y referencias al mural que Keith Haring pintó inspirándose en la epidemia del crack y sus devastadores efectos en la ciudad de Nueva York en los años ochenta. La idiosincrasia de Keith Haring, colores fuertes y llamativos, contornos en líneas negras y dibujos caricaturescos, reviste la estética modernizada de las nuevas Reebok Pump para esta temporada. Así es, amigos, Reebok Pump x Keith Haring, dos iconos para emocionarse, juntos y revueltos. www.reebok.es OBEY FW 2014 Obey lanza su nueva colección otoño-invierno 2014 con los elementos característicos de la marca y añadiendo una especial atención a la calidad de las prendas y el concepto premium. Desde que Shepard Fairey adaptara la iconografía de los códigos de la propaganda a la actualidad a través del street art, el ADN de Obey se plasma también en un estilo de ropa street con un lenguaje muy concreto: siluetas militares, diseños básicos y gráficos contundentes. La diferencia de esta nueva colección es que las propuestas se acercan a una dimensión más madura para seguir difundiendo la filosofía del artista. Prendas que reflejan el posicionamiento premium de la marca y toda clase de accesorios con los prints ya inconfundibles made in Obey. www.obeyclothing.com CARHARTT WIP F/W 2014 Carhartt WIP continua con la recuperación de piezas originales del workwear adaptadas a los tiempos actuales. La marca da cada temporada un paso más dotando a las colecciones de nuevas construcciones y combinaciones que la hacen cada vez más atractiva, no solo por la calidad de sus tejidos, hecho de referencia que la posiciona como una de las grandes, sino por la creciente inventiva de sus propuestas. Un nuevo rango de colores vibrantes para invierno, prints leopardo en código camo, algo serio, nada de tonterias leopardas, hojas, cachemir, patos, cactus y patrones geométricos, entre otros aciertos refrescantes, convierten de nuevo a la firma en un referente contemporáneo que conserva por igual el espíritu clásico y el de la calle. www.carhartt-wip.com LEE 125 ANNIVERSARY Cumplir años es siempre motivo de celebración, sobre todo cuando se trata de una cifra centenaria, como los 125 años de Lee. La marca americana ha confeccionado una brillante lista de invitados colaboradores para lanzar una colección muy especial. La lista de invitados a esta celebración de la tradición del denim está formada por cuatro de las marcas favoritas de Lee por trabajar con pasión bajo las mismas premisas de artesanía y calidad. Cuatro cápsulas en las que cada una de las marcas colaboradoras ha reimaginado los iconos de Lee aportando su propio estilo: Donwan Harrel, creativo de la lujosa Prps; Emma François, de la marca femenina Sessún; Örjan Andersson, el rey del denim sueco; y el trío de diseñadores belgas de Filles à Papa, las hermanas Sarah y Carol Piron y Gragory Derkenne. Atentos a esta exquisita colección. eu.lee.com JON MIKEO Un talento de vértigo DE NUEVO UN PELLIZCO EN EL ESTÓMAGO. DESCUBRIR UNA COLECCIÓN DEBUT COMO LA DEL JOVEN PAMPLONÉS JON MIKEO ES TODO UN LUJO PARA LOS SENTIDOS. MEJOR DISEÑADOR NOVEL EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LOS PREMIOS HEMPEL ORGANIZADA POR LA CHINA FASHION ASSOCIATION Y EL GRUPO HEMPEL. MEJOR TALENTO DE MODA FAD 2014, CELEBRADA DENTRO DE 080 BARCELONA FASHION. DIECINUEVE SEGUNDOS ES SU COLECCIÓN DE GRADUACIÓN, QUE LO HA ENCUMBRADO COMO UNO DE LOS TALENTOS EMERGENTES DE MÁS PROYECCIÓN. Entrevista: Agustín Velasco / Foto: Javier Ávila; Modelo: Tania Fer; Make up: Sandra Morte ¿De dónde viene Jon Mikeo? Soy un chico de veintidós años que a la edad de dieciocho dejó Pamplona para mudarse a Barcelona y estudiar moda. Siempre sentí mucha inquietud por el mundo del diseño. La aguja siempre estuvo en las manos de mi madre durante mi infancia, y creo que ello fue indirectamente lo que me encaminó. Algo bueno están haciendo las escuelas de moda en España cuando los periodistas podemos hablar de trabajos como el tuyo. Tú has estudiado en España y también has salido fuera, ¿qué aportan las escuelas internacionales como el London College of Fashion? Por propia experiencia creo que salimos bien formados, pero es cierto que la tendencia, por lo general, en España es la de crear prendas totalmente funcionales. Supongo que tampoco estamos en un entorno tan experimental como pueden ser Londres o Tokio, ciudades donde se busca una experimentación de materiales, sensaciones o volúmenes. ¿En qué momento tomaste conciencia de que la colección era un éxito y que te iba a dar muy gratos momentos? Aunque uno sepa si el trabajo está bien hecho o no, supongo que la primera toma de contacto con el público es la más importante. En mi caso, cuando gané el concurso más importante de jóvenes diseñadores en la China Fashion Week supe que iba por buen camino. Es arriesgado plantear colecciones conceptuales que se salen de la camisa y el pantalón, porque partes sabiendo que habrá gente que no lo acabará de entender, y son los entendidos en moda los que te van a dar una valoración que en mi opinión te hace o te deshace. Tu interés en la sastrería es quizás un valor absoluto en tu currículo. ¿Cómo fue tu experiencia en Santa Eulalia y qué has aprendido de la sastrería? Pese a que no sea a día de hoy a lo que quiera dedicarme, el traje clásico es uno de los pilares de la moda. Quise aprender de ello. Aunque la sastrería clásica no se mueva por las tendencias, hay una infinidad de cosas que aprender y que se pueden aplicar de diversas formas. En su día, Alexander Lee McQueen, que era uno de mis diseñadores favoritos, lo hizo y me pareció un buen patrón a seguir. ¿Qué hay conceptualmente detrás de esta estupenda colección? Quise mostrar mi versatilidad. Tenía ganas de alguna forma de llegar al público. Trabajé sobre ‘el último abrazo’ y transmitir así la sensación de soledad, dolor o tradición entre otros. ¿Qué ha sido lo más difícil de desarrollar? Lo cierto es que en general fue muy laboriosa. Hay un fuerte trabajo de patronaje, corte, con- fección y bordado. Lo más difícil fue decidir las prendas que haría, pues, además de ser la primera colección, al tener tantas siluetas todo tenía que casar. Lo más laborioso, el bordado. Después de una colección debut tan magnífica, ¿cómo se afronta ‘el día después’? ¿Estás trabajando en la siguiente colección o estás poniendo en orden todo lo que te ha ocurrido con esta? Ahora, pretendo mover lo máximo posible la colección. Tras tanto trabajo, creo que es una herramienta que he de utilizar para darme a conocer. A finales de octubre viajo como invitado a una exhibición de diseñadores que se realiza en la semana del diseño de Pekín. A finales de noviembre acudiré a dos concursos. Y luego moveré la colección en diferentes editoriales. Además, hasta finales de año trabajaré en China para una colaboración de la línea de alta gama ARRTCO para el verano que viene. Más allá, no sé lo que vendrá... Percibo muchas referencias folclóricas, más allá de los evidentes palillos de los encajes de bolillos que usas en algún diseño. ¿Qué te interesa más de esa fuente de inspiración que son las tradiciones y el folclore? Decidí utilizarlos porque son un elemento muy tradicional de donde vengo. Utilizar el bolillo en vez del encaje lo hace conceptual, además de la sonoridad que da en un desfile. Pensé que este combo es perfecto. ¿Forma la música parte de tu proceso creativo? Soy una persona que busca muchas referencias y la música no me puede faltar. Aunque me guste música muy variada, cuando diseño siempre me apoyo en grupos como Angus & Julia Stone, Vetusta Morla, Coco Rosie, The Irrepressibles o Russian Red. ¿Cuáles son los mayores miedos a los que has tenido que hacer frente a la hora de escoger este camino, el de la moda? La incertidumbre de saber si valía o no era el mayor miedo. Pero ante las ganas de experimentar y de aprender que tenía, no había miedos que venciesen. Da la impresión de que eres de los que creen que el diseñador tiene que tener una formación completa: patronaje, sastrería, corte, confección, estilismo... ¿Es así? ¿Qué asignaturas tienes pendientes? Desde luego, creo que es imprescindible para este sector tan exigente. Me gustaría trabajar para públicos muy diferentes y mostrar mi versatilidad aun teniendo un estilo muy marcado. ¿A qué aspiras a corto y medio plazo? Quisiera trabajar para diferentes casas de moda. No veo claro montar una marca propia. Quiero experimentar, curtirme en muchas cosas que desconozco. El día de mañana, si todo va bien, me plantearé lanzar algo. news boardriders AK-55 SKATEBOARDING La asociación de skaters AK-55 de Asturias se han marcado en Playa España de Villaviciosa, muy cerca de Gijón, un increíble bowl abierto a todo el que quiera patinarlo por un precio más que razonable, con el que se contribuye a su mantenimiento. El Bowl AK-55 es ingeniería pura, una maravilla outdoor de madera y estructura metálica, conseguida a base de constancia y pasión. AK-55 nos ofrece una experiencia skate completa: patinar esta maravilla de bowl en sesiones privadas, clases de skate personalizadas y skate camps, alojamiento y reportajes de foto y vídeo. Si además le das al surfing o quieres aprender, este es tu sitio, ya que el Bowl AK-55 está situado en uno de los puntos de encuentro de los surfistas de Gijón, y muy cerca de otros muchos spots de calidad. Alain Goikoetxea, Manuel Álvarez Rubio o Danny León ya han catado el Bowl AK-55, rápido y de transiciones perfectas. Infórmate en su web y te guiarán para llegar al paraíso. (Foto: Yeray Menéndez) ak55skateboarding.com HAPPY RIDING El movimiento Happy Riding está formado por un grupo de personas volcadas en la práctica del snowboard que reivindican una manera de vivir basada en el respeto, la amistad y la diversión bajo el grito revolucionario ‘¡happy riding!’. Marcas como Gnu, Lib Tech, Capita, Neff, Union o Roxy, entre otras, se han unido a Happy Riding para apoyarles en su objetivo de transmitir su pasión por la nieve y asesorar a la gente a la hora de comprar material con un radio de acción marcado entre España y Andorra. Ayudan a tiendas a elegir bien los productos para el tipo de rider al que van dirigidos, y aconsejan a riders a través de test de material en los que comparten conocimientos, experiencias y muchas risas. Tienen test permanente en Baqueira, Xanadú (Madrid) y Sierra Nevada, y en todos estos puntos fijos y en salidas especiales durante la temporada por otras estaciones de toda España puedes probar el material para saber qué se adapta mejor a tus necesidades. ¿Te apetece probar? ¡Happy Riding, amigos! www.happyriding.net WAU WAU se estrena en el mercado del street wear inspirado en la ciudad y en el estilo de vida de la cultura urbana. Música, arte, diseño y deporte son los ejes principales de una colección mixta de sneakers, ropa y complementos. We Are United (WAU) apuesta por la tendencia, pero sobre todo por la frescura, la funcionalidad y la diversión para alejarse del mainstream y posicionarse como una de las marcas de cabecera en la calle. Para eso han lanzado su primera colección con las piezas indispensables para moverse sin problemas por la ciudad: camisas, sudaderas, gorras, mochilas, bolsos y una línea bien completa de zapatillas donde elegir la mejor opción según tu rollo y la caña que les vayas a dar. El mix de colores, texturas, materiales y prints responde a la perfección al combo diseño-calidad-precio imprescindible para incluir una marca en la lista de favoritas. www.wawbrand.com VOLCOM’S TRUE TO THIS SERIES Desde su fundación en 1991, Volcom ha evolucionado al tiempo que las generaciones que forman su público objetivo han transformado sus motivaciones. El espíritu de la marca se basa en un sentimiento antisistema con un mensaje de autenticidad y pasión por la superación y la creatividad. Ahora el mensaje sigue siendo el mismo, pero enfocado a una generación determinada a construir un futuro mejor. True To This es el eslogan que replantea ese mensaje unificador y global construido sobre la esencia de los deportes de tabla y el estilo de vida que los rodea. La icónica piedra en forma de rombo sigue intacta, al igual que ese espíritu de liberación cultivado a través de la propia expresión en los deportes, el arte, la música y el cine. La serie de videobranding, que Volcom ha empezado a lanzar desde el pasado mes de agosto y hasta el próximo diciembre de 2014, transmite la filosofía True To This y nos muestra la esencia de los deportes de tabla y su poder de conexión con el planeta, con nuestro entorno y con nosotros mismos. ¿Eres fiel a ti mismo? truetothis.volcom.com OCIMAG LES 2ALPES ATTACK Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para presentaros la segunda entrega de la serie Boardriders de OCIMAG... ¡y que vayáis abriendo boca!. El vídeo recoge los mejores momentos del increíble verano de un grupo de riders nacionales e internacionales ripando en el glaciar francés de Les Deux Alpes. Elena, Lele y Andrea (de Italia), Ivika (de Estonia), Jacob Roberts (de Inglaterra), Vadim (de Rusia), Yopis (de Andorra), Igor (de la Vall de Boi), Loren, Icaro y Pepino (de Málaga), Moncho (de Sevilla), Gore (de Bilbao), Mario (de Madrid), Ike (de Vitoria) y Aleix (de Córdoba) le dieron duro al snowpark en sesiones cargadas de energía y aprovechadas al máximo, debido al tiempo limitado que el glaciar permite ripar. Energía y buenas planchadas captadas por el objetivo de Chío Ruiz. Cajones, saltos, wallride, tubos... 16 grandes riders rulando por el park para darnos estos momentos de engorile y estos trucazos que ahora os mostramos. Y recordad, ¡la serie OCIMAG Boardriders no ha hecho más que empezar! youtube.com/ocimagtv GLOBE Globe, la marca australiana de ropa y equipamiento para deportes de tabla, ha ido dando pasos firmes en su andadura comercial, primero desde el material duro, y poco a poco enfocando sus miras hacia la esfera moda de la cultura skate. Hoy en día sus colecciones son 100% skate streetwear, y conservan el rollo casual y cómodo para poder darle al patín, pero con patrones, cortes y estampados de estilo claramente orientados a la cultura de la imagen. Hoy en día se encuentran inmersos en la vorágine del universo board: producción de material, competiciones, eventos, vídeo y diseño, así que la exposición es total y global, por lo que continúan dando a su público lo que se espera de ellos, con un plus de moda diferente que los posiciona también en las calles como referencia de moda estilo skate casual. www.globe.tv VOLCOM BOWL-A-RAMA GETXO Killing It at the Pool Texto: Rosario Muñoz / Foto: Jelle Keppens El pasado mes de septiembre de 2014 se celebró la primera edición europea del Volcom Bowl-A-Rama en el mítico skatepark La Kantera, en la playa de Arrigunaga, en Getxo. Toda la comunidad del skate mundial estuvo pendiente del evento, la única parada europea de este campeonato, que reunió a los mejores pros mundiales para competir en tierras vascas. Después de ver los mejores momentos de la competi es muy difícil ponerse a escribir, pero empezaremos por anunciar a los tres ganadores, entre los que se encuentra un gran representante nacional. El espectáculo que se vio en La Kantera puso en el primer puesto al actual campeón del mundo, el brasileño Pedro Barros, seguido del italiano Alessandro Sorgente y en tercer lugar a nuestro gran talento, el madrileño Danny León. El bowl ardía bajo el sol de Getxo y la energía bestial de los riders, encabezados por Txus Domínguez, Pedro Barros, Cory Juneau y los jóvenes Chris Russel, Alex Sorgente, Felipe Foguinho, Danny León y Sky Liljeg, siguió quemando el pool sin compasión. La acción del campeonato fluyó entre líneas rápidas, carvings, grinds, elegantes stalefishs, ollies, air nosebones, algún rocket air e increíbles 540s de los que cortan la respiración, mezclándose con las transiciones más maduras y experimentadas de las leyendas Steve Alba y Pat Ngoho. La gente se engorilaba alrededor del pool y no dejaba de jalear y aplaudir. Un festival salvaje de talento y energía contagiada que continuó con actividades gratuitas durante toda la semana: barbacoas, música, arte, concierto sorpresa y after party. Una semana épica llena de grandes momentos, emociones, diversión y mucho skateboarding, pero del bueno. Podéis ver fotos del evento, el vídeo de la sesión y los mejores momentos del festival en www.volcom.com Danny León Corazón de león DANNY ES UN CHAVAL DE 19 AÑOS SENCILLO Y DIVERTIDO QUE PATINA PARA DISFRUTAR Y PASARLO BIEN CON LOS AMIGOS. UNA SANA PASIÓN QUE LE HA LLEVADO A CONVERTIRSE EN PRESENTE Y FUTURO DEL SKATE NACIONAL, CON EL APOYO DE RED BULL, ELEMENT, ARNETTE, GLOBE Y G-SHOCK. DANNY HA VIVIDO DESDE SIEMPRE FRENTE AL SKATEPARK LOS ROSALES DE MÓSTOLES, SU SKATEPARK, PERO LA ESPECULACIÓN Y LOS INTERESES PRIVADOS LO HAN DERRUIDO PARA CONSTRUIR UN PÁRKING Y UNA PISCINA, A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE LA COMUNIDAD POR SALVAR UNO DE LOS SPOTS CLAVE DEL BARRIO, QUE REUNÍA A PEQUEÑOS Y MAYORES PARA PRACTICAR DEPORTE Y ESTRECHAR LAZOS, EL LUGAR DONDE DANNY DESCUBRIÓ SU PASIÓN POR EL SKATE. Entrevista: Xabi Pintor / Edición: Rosario Muñoz / Foto: Zut Skateparks Danny, cuéntanos, ¿qué patinas? De todo. Me mola patinar calle, barandillas, bordillos, rampas, pools, half pipes... Soy todoterreno, pero en donde más disfruto es en rampa. ¿Por qué skate y no fútbol? Pues antes jugaba al fútbol en el Móstoles ¡y le daba bien! Incluso algún grande se interesó por mí y quiso ficharme, pero entonces construyeron el skatepark enfrente de mi casa y ese rollo me moló mas. Empecé a ir a los entrenamientos patinando con las botas de tacos puestas y a la vuelta paraba en el skatepark y me quedaba a patinar. Desde entonces no he soltado el patín. ¿Cuándo empe zó a madurar tu carrera como skater? Al principio no era una carrera sino un hobby, pero llega a un punto en el que si quieres seguir en esto has de tomarte en serio ciertos momentos. La clave está en seguir disfrutando cada día y no perder el feeling. En España contamos con profesionales del patín reconocidos internacionalmente, como Alain y Javi. ¿Quieres enfocar tu carrera hacia ese nivel? ¡Dos grandes! Sin duda Alain es una de mis influencias: me he criado viendo vídeos suyos. Aún me queda mucho para eso de ser pro, aunque el camino está siendo intenso. Me queda tiempo para aprender... Si llega, guay. Si no, seguiré disfrutando. Este ha sido un año con muchos éxitos y has conseguido grandes cosas... Haznos un resumen. La verdad es que ha sido un año increíble. He logrado hacer mi primer McTwist, un truco complicado de conseguir. También he hecho mi primera portada para una revista de skate que se llama Erosion, un podio importante en el Nass Festival, ¡donde hice doblete! Quedé el primero en el circuito de street de la Copa del Mundo y más tarde, ese mismo día, quedé primero en la competición de MiniRamp. Y este verano conseguí el tercer puesto en el Volcom Bowl-A-Rama, de Getxo, una de las competiciones internacionales más importantes de Bowl, donde se juntan los mejores skaters del mundo. Lo pasé muy bien, conocí a un montón de gente nueva e interesante y quedé muy contento con lo que hice. Después de los logros de 2014, ¿qué te estás planteando para 2015? Estoy alucinando, la verdad. He conseguido cosas muy difíciles y me siento muy satisfecho. Acabo de terminar Fotografía, que me encanta, y he decidido tomarme 2015 para viajar por el mundo, visitar a Pedro Barros en Brasil, ir a USA, a China y combinar mis tres pasiones: la foto, el skate y los amigos. Cuando vuelva seguiré estudiando. En este sentido mi madre es mi referencia: tiene 41 años y ha estado estudiando y preparándose hasta los 37... Será un placer seguir sus pasos. ¿Tienes mánager? Mis mánagers son mis padres, siempre. Confío esta responsabilidad a mi madre, y ella me está enseñando todo para cuando tenga que volar del nido. Además, mi padre siempre me da grandes consejos. Patinar, divertirse, viajar, promos, competis, sponsors, responsabilidades... ¿Qué es lo que más te gusta de este estilo de vida? Lo que más, patinar con mis amigos. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta probablemente es estar expuesto a muchas críticas, y a veces no sienta bien lo que dicen de ti sin conocerte. ¿Qué relación tienes con los sponsors? Mis sponsors son: RedBull, Arnette, G-Shock, Element, Globe y Welcome SkateShop. Tengo un buen trato con ellos, hablo personalmente con cada uno y quedamos alguna vez para comer o incluso patinar. RedBull se porta muy bien conmigo... ¡Me dan redbulls, jajaja! Me han ayudado con viajes y hoteles, me han invitado a eventos propios e incluso me ayudaron con un problema que tuve en la rodilla y es de agradecer. Arnette me ayuda con las gafas de sol y me invitan siempre al evento de O Marisquiño, que es bastante grande a nivel nacional y está empezando a tener bastante repercusión internacional. G-Shock me sponsoriza con los relojes, Element con las tablas, Globe con las zapatillas y Welcome SkateShop es una tienda de Madrid Centro que me apoya con el material que necesite. También le agradezco a Francisco Burgos por la ayuda que me da con las ruedas Bones a través de su distribuidora Sessions. Y mis padres, ¡que fueron mis primeros patrocinadores, jajaja! Ellos fueron los primeros en apoyarme y en proporcionarme todo lo que he necesitado: viajes en coche y todo el material de skate. Si por cuestiones de sponsors un día te planteasen la posibilidad de trasladarte a USA para continuar allí tu carrera, ¿qué harías? No me planteo vivir allí, no creo que les gustase ni a mi madre ni a mis amigos... Mi casa es Móstoles. Ya veremos lo que pasa. ¿Cómo lleva tu familia que hayas escogido el camino del skateboarding, en lugar de ser abogado, médico o arquitecto? Me han apoyado desde el día 1, y lo siguen haciendo. Eres ‘el chico de moda’, tienes fans en España y por todo el mundo. ¿Qué les dirías a todos los chavalillos y chavalillas que empiezan a patinar y te tienen como referencia? Es difícil de asimilar, porque yo también tengo mis referencias, como ellos. Lo importante es patinar con los amigos... Para lo demás hay tiempo. ¿Cuáles son tus referencias dentro y fuera del mundo del patín? Primero mis padres, que son los que me han guiado en el buen camino de la vida. En cuando al skate, de pequeño me fijaba mucho en Danny Way por las cosas tan increíbles que hacía, como saltarse la muralla China con el skate y unas rampas enormes que montaron. También me fijaba en la gente del skatepark de Móstoles, donde me he criado, en los locales que patinaban allí y que ahora son mis amigos: Yeyo, Martín, Elis, Edouard, Cadena, Lozano... Actualmente me fijo en la gente con la que patino. Todos me parecen increíbles por su variedad de estilos: Pedro Barros, Alain, Raven Thersy, Gran Taylor... ¿Qué echas de menos en tu comunidad? ¿Qué les pedirías a los gobernantes? Echo de menos el skatepark de Los Rosales, donde he pasado más de la mitad de mi vida, nada más y nada menos que diez años, y lo han destruido para hacer un parking de coches y una piscina municipal, a pesar de que ya hay dos piscinas enormes en nuestra ciudad. Pero ya no hay nada que hacer. El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz Espejo, y sus trabajadores solo piensan en el dinero que les puede llegar a dar un párking sin reflexionar acerca de lo que en realidad están haciendo: destruir nuestros sueños y un sitio donde nos juntábamos todos para vernos, patinar y pasarlo bien. Ahora muchos chavales han perdido la oportunidad de patinar un skatepark como este, para mí el mejor de Madrid. Me han arrebatado una de las cosas que más he querido, y no solo a mí, también a muchos de mis amigos: Juanan, Krystian, Negro... Por eso desde aquí quiero pedirles que recapaciten y nos construyan un skatepark nuevo donde podamos practicar nuestro deporte y pasarlo bien, porque el skate no se puede practicar en la calle: es delito y nos multan con cifras de hasta mil euros. Necesitamos un skatepark ya y a ser posible indoor, para que en los días de lluvia también podamos patinar. Sobre todo, quiero dar las gracias a todos los que lucharon contra el cierre del skatepark de Móstoles, que fueron muchos. ¿Qué hace Danny León cuando no patina? Me gusta pasar el tiempo con mis amigos: nos vamos a hacer snowboard, montamos en los karts, vamos al cine, hacemos crepes, nos grabamos patinando, lo editamos y hacemos nuestros vídeos. Nos entretenemos con todo lo que encontramos por el camino. news música JORIS VOORN, A LA TERCERA VA LA VENCIDA El rubiales holandés ‘erran-tech’ está de vuelta y de qué manera. Joris Voorn regresa con nuevo álbum bajo el brazo. Se titula Nobody Knows y es su tercer trabajo de estudio. Este renovador del techno de Detroit a la europea sigue empeñado en seguir siendo considerado como ‘la esperanza blanca del techno’, y es que su apuesta sonora viaja por muy diferentes lares sonoros, pero siempre desde un respeto tremendo al sonido tech de la ciudad del motor. El trabajo saldrá editado por el sello Green –del cual es copropietario, así como de Rejected Music– el próximo 17 de noviembre. Ya se han filtrado el tracklist y la lista de colaboradores, entre los que están los genios Kid A, Matthew Dear aka Audion o Bran Stadhouders. Sin duda uno de los trabajos a tener en cuenta de cara al final de 2014. www.jorisvoorn.com MICROFUSA Sin duda la mejor escuela independiente de sonido de España es, desde hace 27 años, Microfusa. Con sede en Barcelona –y representación en Madrid–, este centro especializado en nuevas tecnologías aplicadas a la música ofrece una amplia variedad de cursos e itinerarios formativos para alcanzar los objetivos de aprendizaje y preparación más exigentes. Si quieres moverte como pez en el agua en las áreas de la producción musical, técnico de sonido y Dj, o deseas recibir una formación completísima presencial u online para, finalmente, obtener un diploma, avalado por dicha escuela y los más importantes fabricantes del mundo de tecnología musical, que te acredite como un profesional en dichas lides, Microfusa es el espacio docente ideal para ello. Además, también podrás disfrutar de su tienda especializada en producción musical en Barcelona y Madrid y una completa tienda online. No te lo pienses más. Empieza ya a construir tu futuro en la industria de la música. Entra ya en Microfusa y marca tú el camino hacia el éxito profesional. www.microfusa.com THOM YORKE Y SU MISTERIOSO VINILO El asunto es que Thom Yorke ha compartido recientemente en su Twitter personal una foto doméstica –parece tomada en su estudio– en la que aparece sobre un tocata un vinilo blanco con una etiqueta en la que se puede leer ‘untitled’. Poco más sabemos del tema, pero los fans ya se devanan los sesos intentando entender si se trata de un nuevo disco del líder de Radiohead en solitario, si es una nueva entrega de su banda paralela Atoms for Peace o si son nuevas canciones de su banda seminal, Radiohead. El caso es que este vinilo blanco, de apariencia amanuense, ya se ha convertido en el pedazo de plástico albo más famoso de 2014, y todos, y cuando digo ‘todos’ es ‘todos’, queremos saber a qué suena. Y es que todo lo que toca Thom Yorke nos suena, casi, a gloria bendita. twitter.com/thomyorke 981 HERITAGE 2014 EL RAZZ CUMPLE 14 AÑOS Antes de verano el Festival 981Heritage Son Estrella Galicia desveló parte del cartel que sustanciaría el ciclo sonoro e itinerante de este año (Wild Beasts, Austra, Swans, etc.), y que incluía, además, como novedad, Barcelona en su grupo de ciudades privilegiadas en el que ya estaban A Coruña, Londres y Madrid. Ahora conocemos nuevas incorporaciones al line-up que pasarán por la capital de España durante los próximos días y meses. Destaca la de Forest Swords, al que acompañará el español Daniel van Lion en la sala Sol (Madrid), el 9 de octubre. Además, el dúo Peaking Lights el 8 de noviembre en la sala Garufa (A Coruña); Tinariwen, en la madrileña sala But el 13 de noviembre; los míticos y veteranos Pere Ubu, el 29 de noviembre en la sala Sol, y al concierto de Swans se añade como telonero el 2 de octubre Pharmakon en Shoko (Madrid). Con la buena y emergente música a todas partes, oiga. www.981heritage.com El 14º aniversario de la sala barcelonesa Razzmatazz está a la vuelta de la esquina. Tras el anuncio el pasado mes de julio de los primeros artistas confirmados –Caribou, Clean Bandit, Yelle, Steve Lawler, Jessy Lanza y el showcase del sello Hypercolour con Roman Flügel, James Welsh y Cedric Maison–, confirman ahora a The Chemical Brothers, que vuelven a pinchar en una sala en una de sus pocas sesiones escogidas fuera del entorno de los grandes festivales; The Drums, Fritz Kalkbrenner, Factory Floor; Kele, el vocalista de Bloc Party, con su nuevo álbum, Trick; o el jovencísimo talento electrónico Porter Robinson. También contarán con las actuaciones de Black Amiga, Correspondant: Jennifer Cardini + Andre Bratten live! + Carreno is LB, Drok: Latzaro + Pedro Vian + Tversky, El Columpio Asesino, Elyella Djs, Fake Blood, Flux Pavilion, FM Belfast, Najwa, Neonized: Drömmu + Skygaze + Black Catalans + Seapoint, Paula Temple, Pomo y Rush Hour: Hunee + Antal + Young Marco. Ya sabes, desde el 1 de noviembre y hasta el 20 de diciembre, el Razz será la capital nacional del mejor pop y electrónica. ¡Felicidades!. www.salarazzmatazz.com EL VERANO ETERNO DE LEY DJ Tras un verano apabullante con sesiones en San San Festival, el Lovin Ibiza, el SOS4.8, El Ritmo Festival, el Ojeando Festival, el Arenal Sound o el Festivalent, Ley Dj presenta ahora su primer single de producción propia. Un tema con el que la artista nos invita a recordar todas esas sensaciones mágicas que se quedan impregnadas en nuestro ADN cuando se acaban los veranos: los días soleados, las fiestas con amigos, las tardes de playa y piscina, los amores fugaces y, en definitiva, las sensaciones de libertad y de infinita felicidad que nos dejan los estíos. Get you Up, en el que colabora gente de la talla de Pau Paredes (Modelo de Respuesta Polar), Joni Antequera (más conocido como Amatria) y Lourdes Trujillo con su maravillosa voz, ya está a la venta y lo hace además con el anuncio de una noticia muy especial: la firma de la artista con Sony ATV Music Publishing Spain para esta y el resto de sus producciones musicales. Y es que siempre es verano con Ley Dj en cabina. leydj.com REBOLLEDO, UN GUERREO EN MADRID Texto y foto: Rafaella Gneco El pasado viernes 3 de octubre de 2014, se celebró en Madrid el festival VillaManuela. En una de sus sedes, la mítica sesión Ocho y Medio Club en la madrileña sala But, pudimos disfrutar de la sesión del icono mexicano de la música electrónica Mauricio Rebolledo. Después de toda una jornada de directos y Dj de lo mas variopintos, pasada la medianoche y haciéndose un poco de rogar, apareció en escena el mexicano acompañado de su inseparable maleta de vinilos. Sin duda, uno de los platos fuertes de la segunda edición de este festival de la capital, que no solo apuesta por la música underground, sino también por el arte, la gastronomía y el comercio local, todo ello concentrado en los céntricos barrios de Malasaña y Conde Duque. Rebolledo hacía su aparición, se quitó el sombrero y comenzó su set con una producción de su grupo Pachanga Boys, grupo que comparte con el alemán Superpicther. El publico silbaba, aplaudía y vitoreaba su nombre. Sin duda, le esperábamos ansiosos. El humo y la oscuridad inundaron la sala, los asistentes entramos de inmediato en una hipnosis colectiva y nos dejamos llevar por los sonidos crudos y envolventes del artista. Con una sala entrega- dísima, Rebolledo no defraudo en absoluto con un fantástico set de más de dos horas y media. Un set inmejorable y cargado de temas propios como Playita Frenesí, Super Vato o el mítico Guerrero, tema que una servidora no puede dejar de canturrear pasados los días. Solo puedo decir: “¡Pinche, Guerrero!”. Rebolledo se caracteriza por sus melodías simples, su sentido del humor y sus estrambóticas letras. Es un personaje como de otra época en muchos aspectos: su forma de vestir y su gusto musical les dan ese toque especial a su genialidad como productor. Es de esos Dj que siguen tocando con vinilo aunque en una semana deba hacer presencia en diferentes lugares del mundo. Ver a Mauricio Rebolledo en directo es disfrutar de una sensación de movimiento constante, es dejarte trasportar a diferentes lugares sin abandonar un mismo espacio. Este efecto que genera su magia en nuestro cuerpo no tiene nada que ver con la cantidad de bpm ni con los niveles sonoros, sino con el potente poder e inercia musical que desprende el mexicano sobre quien lo escucha. Sin duda ya tenemos ganas, de nuevo, de disfrutar de un nuevo directo de Rebolledo, y de vestirnos de cuero... DIME LO QUE COMPRAS Y TE DIRÉ QUÉ DEBES PRODUCIR Texto: Fernando Fuentes El interesante informe –titulado 10 años de Beatport– que publicó en su pasado número de septiembre la revista inglesa Mixmag –uno de los magacines más prestigiosos y representativos de la escena electrónica del clubbing planetario– no deja lugar a dudas. No hay mejor indicativo de por dónde van los gustos del personal que consume electrónica, sea como usuario (uso doméstico) o como Dj (uso profesional), que echar un vistazo a los gráficos que presentan la tendencia de compra por estilos y a través del cual podemos analizar qué es lo que está sucediendo con géneros como el house, el techno, el deep house, el trance o el dubstep. Siempre según Beatport, claro... Lo que primero nos llama poderosamente la atención es que en este gráfico, en el que hay lugar para diez estilos electrónicos mayoritarios, no hay ni rastro de la EDM. Lo achacamos a que este estudio abarca diez años de evolución –del 2004 al 2014– y que no hay suficiente perspectiva para su inclusión en dicha lista, dada la juventud del apabullante fenómeno. Pero sinceramente no entendemos cómo es posible que el estilo que –guste o no, polémicas aparte– ha hecho más ricos, si cabe, a los propios capos de Beatport en estos tres últimos años –desde su explosión en USA y posterior expansión en Europa y resto del mundo– no figure en este estudio que, por otro lado, nos parece útil. Por cierto, tampoco hay ni rastro en este gráfico del nu-disco, y nos imaginamos que el minimal irá incluido en el techno... Qué cosas. Olvidándonos de la siempre polémica y aberrante EDM, lo primero que nos llama la atención de la evolución de venta entre los estilos electrónicos mayoritarios y masivos es comprobar como en este 2014 el más vendido, al igual que en 2013, es el que engloba a los sonidos deep-house, seguido por el tech-house, el techno y el house (estos dos últimos aguantan perfectamente el tirón como grandes que son). En los últimos lugares de venta en este año encontramos al d&b, a los breaks y, en la cola, al dubstep. ¿Malos tiempos para la bass music y aledaños? En la mitad de la tabla están el house, el electro, el progressive house y el trance. Posiblemente la EDM ocuparía –hoy por hoy– el primer lugar de este ran- king de ventas, pero nos vamos a quedar con las ganas de saberlo, al menos de forma oficial. Ahora vamos por partes: ahondando en el gráfico comprobamos como el deep-house –ahora en lo más alto– ha sufrido una evolución paulatina que, desde el año 2010, ya apuntaba a lo más alto. En el caso del tech-house, la tendencia no ha experimentado muchos sobresaltos: desde el año 2008 este estilo ha estado en el primer y segundo lugar en ventas. Solamente hay que destacar que ya en el 2013 cedió al deep-house el lugar de privilegio dentro del top en ventas según géneros de Beatport. En cuanto al techno y el house –los estilos clásicos por antonomasia– mantienen igualmente una evolución sostenida y tranquila dentro de sus siempre altos índices de venta, al igual que el electro y, un poco más allá, el progressive house. En cuanto a los que han pegado unos bajones espectaculares, destaca, sobre todo, el dubstep, que de ocupar un puesto destacado en 2011 ahora ha visto cómo sus ventas se derrumban hasta el final de la lista. Igual pasa con el d&b y los breaks, de capa caída desde 2008, y el progressive house, que desde que tocara el cielo en 2006 solo ha visto cómo se reducen sus ventas. El electro y el trance han experimentado en este 2014 un breve repunte de sus ventas que, no obstante, siempre se han mantenido en cifras destacadas. La conclusión final que extraemos de estudiar, a fondo, este esclarecedor y colorido gráfico –facilitado por Beatport y publicado por Mixmag– es que los sonidos relacionados con la bass music –caso del dubstep, d&b o los breaks– han caído en picado en los últimos tiempos –recordemos que, junto al trance, hace diez años eran estilos top– y que hoy por hoy lo que vende son los estilos más clubbys, caso del deep-house –top– seguido muy de cerca por el tech-house, el techno, el house y hasta el electro. Y es que aquí no es que haya bipartidismo sonoro que valga, amigos: es que o te lías con tu talento y máquinas, en tu home studio, a pergeñar este tipo de sonidos deeperos o tech-houssies o parece más que claro que no te comerás un colín... Al menos según los que compran en dicha plataforma digital, que son legión. ¿Verdad, Mr. Hawtin? CARIBOU Reflejos sonoros de felicidad ESTE MATEMÁTICO CANADIENSE –CON NOMBRE DE CIERVO GRANDOTE– ES EL TIPO DEL MOMENTO. SU CARA MÁS POP, LA QUE SUSTANCIA A TRAVÉS DE CARIBOU, PRESENTA AHORA UN ÁLBUM LLAMADO OUR LOVE –CONTINENTE DE UNA COLECCIÓN DE TEMAS CONMOVEDORES VS. BAILONGOS, MELÓDICOS Y ALTAMENTE ORGÁNICOS– QUE DESATA PASIONES Y BAILES TANTO ENTRE EL TALIBANEO INDIE COMO EN LOS TECH-KIDS MENOS COMANCHES. MUY FANS SOMOS. ¿SE NOS NOTA? Entrevista: Fernando Fuentes / Edición: Eduardo Pérez Wassdorp / Foto: Thomas Neukum Aló, Dan. ¿Es tu nuevo disco Our Love el gran y mejor resultado de tu madurez como artista? Creo que le estás preguntando a la persona equivocada. Me siento intensamente orgulloso de él y estoy muy emocionado con la acogida que está teniendo. Es un disco con el que me he involucrado muchísimo, que me ha envuelto completamente. Por eso, creo que no sería objetivo. Y ¿quiénes crees que lo entenderán, disfrutarán y bailarán más? ¿Los de 18 o los de 40 años? Lo grande que me ha pasado es que ambos grupos de edades, con edades muy diversas, y que van a mis actuaciones, me dicen que les gusta mucho. Cuando lo hice, no lo hice pensando en ningún grupo o rango de edades en particular. Está claro que lo hice para mí, pero aparte de eso, parece que conecta con mucha gente y creo que eso es algo extraordinario, especial, algo que no planeamos. Y espero que la cosa siga así. ¿Es cierto que tuviste que elegir estos nueve temas entre más de 600 que tenías hechos y preparados para formar parte de Our Love? No, bueno, no estaban hechos. Y creo que eran más de 900. Era como una gran bola de nieve: no paraba de crecer y crecer. Tampoco eran canciones como tal. Eran más bien ideas, esbozos, ritmos por aquí y por allá y que no estaban terminados. Las canciones que sí estaban terminadas fueron las que acabaron en el disco. Era como un cuaderno de borradores, en el que esbozas tu proyecto antes de elaborarlo completamente. Cada día hago dos o tres de estos borradores, y al final alguno acaba convertido en una canción. En compara ción con Swim, creo que este disco es mucho más directo, más cercano al público, más de verdad, sin escondites. ¿Tú también lo sientes así? De hecho, sí. Y eso surgió de la idea de querer tener una comunicación más directa, en el sentido de que se acortasen las distancias que hay entre mí y la o las personas que lo escuchan. Tenía que mantener el enfoque, que fuera directo, y funcionó muy bien. Es lo que me gusta de hacer discos: que al principio todas las ideas parecen dispersas, como flotando alrededor, pero en este pensé en que las cosas se concentrasen más y tomó esta forma final. Parece como si uno de tus objetivos al componer estos temas fuera que la gente los sintiera y disfrutara conectando contigo de una forma que antes no se había producido... ¿Lo has conseguido? Esa pregunta no sé si seré yo quien pueda contestártela. Cuando hice este disco lo hice con la idea de que comunicase lo que me pasa en mi vida diaria, y transmitiese mis sentimientos a la gente. Pero lo otro que pasó con Swim fue que el resultado final tuvo una interpretación completamente diferente a la que yo esperaba. Y parte de estar haciendo música durante tanto tiempo te da una cierta autoconfianza. Con esto quiero decir que hasta que no terminé de hacer la música no me di cuenta de que la intención que tenga yo es una cosa, pero al final me encontré con la idea de que la gente va a interpretar la canción de una forma completamente personal y diferente. En ese sentido la música hasta deja de ser mía una vez la publico, porque cada uno puede darle su propio significado, su interpretación, incluso en la forma de remixes que me encuentro en YouTube. Esas cosas al principio de mi carrera me preocupaban, pero ahora las disfruto. El sonido de Our Love presenta a un Caribou mucho más conmovedor, melódico y orgánico... ¿Todo esto es producto de una progresión sonora natural o hay algo forzado conscientemente? Creo que no hice nada a propósito. Creo que algunas cosas tienen que ver con la música que escucho en mi día a día, al hecho de que cada vez paso más tiempo con mi hija, haciéndole escuchar clásicos. Tengo una hija de tres años y mi actitud, a medida que crece, desde que era un bebé, tiene que ver con la música que le voy poniendo cuando jugamos y estamos juntos. Creo que tiene que ver con eso, y tampoco puedo negar que es un reflejo natural de mi momento vital, con una familia joven y tener la experiencia de salir, que ha cambiado mi vida tremendamente. Creo que todo eso queda reflejado. ¿En qué tipo de público has pensando mientras creabas este álbum? Antes ya habías dicho que no lo hiciste pensando en nadie en particular, ni en un tipo de público concreto, pero ¿hay un perfil de fan de Caribou o cualquiera puede serlo? Lo gracioso es que antes tenía la idea de que un fan de Caribou, en muchos sentidos, era alguien como yo. Alguien que era un obseso de la música y que al encontrarse con los amigos solo hable de música, diga “oye me encanta esta canción” y empiece a buscar las referencias. Y luego lo que pasó con Swim, que tuve que verlo y vivirlo, es que perdí todas mis referencias. Me di cuenta de que en realidad tengo un público muy diverso y que conecto con toda esa gente tan distinta. Y hasta cuando estaba haciendo este disco me imaginaba tener a alguien a mi lado, escuchando mi música, para intentar tener su perspectiva la primera, tercera o décima vez que lo escuchaba. ¿Sabes que en España te has convertido en un artista que gusta tanto a los indies como al público más electrónico? ¿Tu potente background pop tiene la culpa? Creo que en mi caso tiene sentido. Además, ambos grupos parecen estarse acercando cada día más. Así que no es tan imposible tender puentes entre ambas comunidades, pero también reconozco ambas cosas en mí mismo. Por ejemplo en Andorra, el disco anterior a Swim, fue donde crecí mucho en términos de composición, creación y arreglo: tenía una estructura de canción de grupo. En cambio, en el resto de discos que he hecho, Swim y Our Love, la estructura ha sido más repetitiva, con una textura marcadamente electrónica junto a las texturas más tradicionales. Creo que para mí tiene sentido que ambas cosas acaben mezcladas. Me gusta y me siento muy afortunado de que gente de ambas culturas pueda disfrutar de este disco. En los temas de este trabajo muestras tu voz mucho más directamente, sin tratamientos, sin mentiras, sin ecos... ¿Le has perdido el miedo a mostrarla tal y cómo es? Es muy parecido a lo que hago con las canciones. Una cosa de la que sí me he dado cuen- ta con el paso de los años es de que nunca jamás seré cantante profesional (risas). Tengo una voz demasiado aniñada, que puede funcionar bien algunas veces –y muchas de mis debilidades al final acaban siendo puntos fuertes– combinada con la música. Mi tema favorito del álbum es Can't Do Without You. ¿Lo consideras uno de los mejores tracks de toda tu carrera? ¿Qué nos quieres decir a través de esta maravilla de pop electrónico? Creo que sí. Desde un primer momento, al hacer el tema, tuve muchísimas ganas de poder ponérselo a la gente en festivales, en verano. Y de lo que me siento más orgulloso es que tenía este loop, con dos melodías que decían más o menos lo mismo, y que la canción, al final, es un solo y gran crescendo. Cuando tuve la idea original me dije “¡a ver cómo lo hago!”, y al final todo creció sobre el camino que sembré justo al principio, así que en ese sentido conseguí esa sensación de estar subiendo, progresando continuamente, y es que cada detalle de esa canción me hace sentir tremendamente orgulloso. ¿En manos de qué remixers vas a dejar este buen puñado de temas que sustancian Our Love? Creo que seré más selectivo en cuanto a este tema. Además, me he dado cuenta de que la gente hace sus propios remixes y los sube a YouTube. He estado disfrutando mucho de esto porque hay cientos de ellos. Se lo pido a mis amigos, a productores jóvenes. Hay dos que me encantan, los de Tale Of Us: no los conocía. Fue tal su entusiasmo que no pude decirles que no. Lee la entrevista completa en www.ocimag.com HOLY FUCK Deliciosa suciedad HOLY FUCK SON RUIDO DEL COPÓN, ROCK VS. SINTETIZADORES, CAOS BIEN ORGANIZADO Y TENSIÓN SONORA NO RESUELTA, AFORTUNADAMENTE. ESTOS ABIGARRADOS CANADIENSES, DEL MISMO TORONTO, SON UN GENUINO TORRENTE MUSICAL ORGÁNICO Y ELÉCTRICO EN EL QUE, SOBRE TODO, HAY MUCHA VERDAD Y TREMENDO BUEN GUSTO. POR ESO, DONDE REALMENTE SE LES DISFRUTA ES EN DIRECTO, ENCIMA DE LAS TABLAS Y ARROPADOS POR UNOS CUANTOS MILES DE VATIOS DE SONIDO, Y SI SON CIENTOS DE MILES, MEJOR. CASI A PUNTO DE PRESENTAR SU NUEVO –Y CUARTO– ÁLBUM, SE DAN UN BUEN GARBEO POR ESPAÑA Y PORTUGAL. ATENTOS TODOS. Entrevista: Fernando Fuentes / Edición: Eduardo Pérez Wassdorp / Foto: Ali McCann Aló, Holy Fuck. ¿Os gusta la etiqueta de ‘música moderna’ para vuestro sonido? Brian Borcherdt: No nos molesta, de hecho, lo preferimos a que digan que hacemos música vieja y aburrida. Tras una década de existencia como banda, ¿qué balance hacéis de lo conseguido y de lo perdido? Bueno, cuando empezamos lo hicimos en torno a un concepto. Con el paso del tiempo, ese concepto desapareció y quedamos nosotros en medio, tocando música, quizá por la diversión, y menos preocupados por ese concepto. Pero tener esa idea todavía en nuestro subconsciente influye en muchas de nuestras decisiones. Básicamente, queríamos hacer música con instrumentos o aparatos que fueran limitados en funciones, en contraposición a los softwares y samplers, que tienen unas posibilidades infinitas. Así fue como empezamos. Pensamos que haciendo eso siempre sonaríamos únicos y fuera de las modas de un determinado periodo. Pero viajar alrededor del mundo con un montón de teclados plásticos de mierda y trastos no es práctico. Hemos perdido mucho tiempo porque estos aparatos se rompían o dejaban de funcionar. Y entonces perdíamos toda la canción, para nunca poder volverla a tocar de nuevo. Así que ahora sampleamos muchas de esas cosas y volvemos a usar todos los aparatos de alta tecnología que una vez repudiamos. Ahora nos importan más la música y la canción que el concepto. ¿Qué preferís? ¿Rock electrónico o electrónica rockista? ¿Rock electrónico cómo The Who? ¿Cómo The Beatles? No lo sé. Creo que estoy de coña. Pero en verdad me gustan todos los estilos musicales. También me gusta la música acústica, grabaciones de campo o una máquina de grabación de cintas que graba a un viejo cantante folk o una vieja banda de jazz en su espacio de pruebas. Me encanta la idea de capturar no solo el momento, sino también el espacio. ¿A la felicidad siempre por el motorik y el krautrock? Ambos. Me encanta sentir cómo un buen ritmo crece y crece. Me encanta formar parte de los directos. Es estimulante. ¿Y para hacer buen postrock electrónico hay que dominar antes el rock tradicional o no es necesario? No creo que haya solo una forma de hacerlo. En nuestro caso, todos empezamos tocando rock o punk. Mi instrumento es la guitarra, aunque no la toque mucho en este grupo. ¿Cuánto hay de analógico y de digital en Holy Fuck? No estoy muy seguro de saber la diferencia. La mayoría de las cosas de hoy en día son digitales. No viajamos con muchos sintetizadores o, en especial, no los antiguos clásicos. Sobre todo viajamos con los viejos teclados de juguete y mixers, que son los que realmente usamos como instrumentos. Caos controlado, ruidismo melódico... ¿Hay alguna paradoja más en el abigarrado sonido de Holy Fuck? Deliciosa suciedad. Fuck Bottons, Psychedelic Horseshit y Mogwai, ¿son referentes directos para Holy Fuck o para nada? No. Nosotros empezamos en 2004 y empezamos con los tours casi de inmediato. Por eso sería imposible haber tomado referencias tan directas. Aunque esas son algunas referencias de bandas bastante buenas, por lo que no nos importa la comparación. Pero, de verdad, cuando empezamos no intentábamos hacer la música en la dirección de nadie. Tan solo seguíamos los sonidos que salían de nosotros mismos. Fue una nueva experiencia y no sabíamos qué iba a ser. ¿Qué nos podéis adelantar del cuarto álbum que tenéis ya casi a punto de caramelo? ¿Habrá de nuevo toneladas de instrumental postrock tan épico y grandilocuente como ambiental? Será muy parecido a lo que has dicho. Es un disco diferente, en el sentido de que lo hicimos cuando no estábamos de tour, a diferencia de nuestros discos anteriores, que se hicieron todos en momentos demasiado ajetreados. Ahora podemos sentarnos y hacer que las cosas surjan de una parcela mental más creativa. Nuestros discos anteriores los compusimos durante las pruebas de sonido en nuestros bolos, y este disco en espacios de ensayo, donde nos relajamos mucho más. ¿Quién manda más en Holy Fuck? ¿Graham Walsh o Brian Borcherdt? Bueno, estás hablando con Brian. Así que voy a levantar yo mismo la mano y decir que soy yo. Me refiero a que, oye, no voy a dejar a Graham decidir nada... ¡Que te calles, Graham! ¿Qué se siente cuando un tal Lou Reed y un tipo llamado Thom Yorke se deshacen en elogios respecto a Holy Fuck? Es un honor increíble. Son artistas que nos gustan y admiramos, así que saber de que de alguna forma hemos llegados a sus oídos y que han mostrado ese aprecio por nuestra música es uno de los mayores cumplidos que te puedan hacer. Pero, hasta entonces, me digo a mí mismo que tenemos que recordar por qué empezamos a hacer música en primera instancia. En nuestro caso, hacemos música por razones personales. Queremos que los demás la disfruten, naturalmente, pero al final del día tenemos que hacerlo nosotros solitos. ¿Qué es Holy Shad? ¿Quién es Shad y qué tenéis entre manos junto a él? Shad es un rapero. Es buenísimo. Colaboramos con él para lanzar un vinilo de 7’’. Fue divertido. Godspeed you!, Black Emperor, Arcade Fire, Fucked Up, Caribou, Holy Fuck, etc. ¿Es Canadá un referente mundial del mejor pop, rock y electrónica en este 2014? ¿Por qué creéis que se está pro duciendo esta gran avalancha de buenos sonidos canadienses? Bueno, todos esos son grandes grupos, y claro que podríamos pensar en cien más. Así que sí que estoy al tanto de que tenemos algo especial aquí. Estoy muy agradecido de que se me mencione en la misma frase que a esas bandas. Pero también, siempre que conseguimos vernos y salir, son gente fantástica. Eso es algo, realmente, que llevarte al corazón. Conozco tantos grandes grupos canadienses y me gustan como personas. Pero, de nuevo, eso también pasa más allá de la frontera, y podría decir lo mismo de las bandas estadounidenses, europeas y bandas de todo el mundo. Es un momento emocionante. Creo que se nos obvió tanto a los canadienses que decidimos hacer nuestra propia música. No nos pilló la idea de fama y gloria. Había algo real en todo eso. Quizá también porque nuestros medios, radio y televisión, eran tan malos... Siguen siendo momentos difíciles para apoyar buenos contenidos canadienses. Creo que eso también nos permite no distraernos con la cantidad de mierda que hay y concentrarnos en hacer música que nos gusta. Vuestros directos son la bomba por viscerales, salvajes, bailongos y enérgicos. ¿Qué parte de culpa tienen en el éxito de la banda? Lo es todo para nosotros. No sería feliz si fuésemos un grupo para Internet o solo para radio. Quiero ser un grupo sobre el escenario, interaccionando con el público. Es una catarsis, una que necesitamos para nuestra propia salud mental. En España hay una gente que se llama The Suicide of Western Culture que tienen un rollo muy parecido al vuestro. ¿Los controláis? ¿Os los presento? Por favor. Me encanta el nombre. ¿Qué esperáis de vuestra inminente gira por España? Vamos a visitar mucho más de vuestro país que en otras ocasiones. Eso nos encanta. Lo que es una lástima es no haber sacado antes el nuevo disco. Así que cuando lo hagamos, esperemos poder volver a visitar España. Lee la entrevista completa en www.ocimag.com LOS PILOTOS A mano y a máquina ESTE EL REGRESO DE LOGAN ES KRAUTROCK ORGÁNICO, ELECTRÓNICA PAISAJISTA, POP RETROFUTURISTA, PSICODELIA ÉPICA, ETC. PERO SOBRE TODO ES UN ÁLBUM QUE DESTILA UNA ALEGRÍA MODERADA BAJO TIBIAS LUCES DE COLORES. ES UN CANTO, A MEDIO GAS, A LA ESPERANZA VITAL Y ARTÍSTICA. AH, LOS PILOTOS SON BANIN Y FLOREN... ¿OS SUENAN? Entrevista: Fernando Fuentes / Foto: José Carlos Nievas En España hay pocas propuestas sonoras similares a la de Los Pilotos, tan puramente electroorgánicas y libérrimas. ¿Por qué creéis que sucede? Banin: Porque lo aprecia una minoría. Parece que el riesgo está castigado en este país. Aquí en España hemos tenido experimentadores pioneros que han hecho música increíble como Eduardo Polonio, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda de él? En otros países se les pone en el lugar que les corresponde y son respetados, se sienten orgullosos de ellos. Aquí parece que no. Solo tienes que leer el libro de Jaime Gonzalo, La ciudad secreta, para darte cuenta de la cantidad de artistas avanzados con propuestas a la altura de lo que se estaba haciendo en otros sitios del mundo que han sido ninguneados. ¿Cuánto de Los Planetas hay en Los Pilotos? Hay temas que recuerdan mucho al sonido de vuestra banda madre. Las melodías y las texturas son de los mismos padres, ¿verdad? Claro, somos nosotros. Son como hijos con diferentes parejas. La pregunta del millón: ¿cuánto de orgánico hay en este álbum? Si por orgánico entendemos lo que ha sido tocado en vez de programado, un porcentaje muy elevado es orgánico. Hay baterías y percusiones tocadas en seis de los siete temas. Guitarras en casi todos. Y respecto a los sintes, la mayoría se han tocado y manipulado al mismo tiempo usando máquinas analógicas. Usar samples te facilita mucho el proceso, pero esos mismos samples es muy probable que estén presentes en una decena de discos de otros artistas. Además, somos muy exigentes con el sonido final y tenemos comprobado que las cosas que grabas tú mismo, luego, en la mezcla, suenan mucho mejor que las muestras. Este El regreso de Logan es krautrock, electrónica paisajista, pop, psicodelia, etc. Pero sobre todo es un álbum que destila alegría moderada y tibias luces de colores... ¿Es un canto a medio gas a la esperanza vital y artística? Has dado una definición bastante aproximada. Ahora, con la situación económica y social que vivimos, muchos artistas están sacando su lado más crítico, oscuro y combativo, pero nosotros hemos preferido darle la vuelta al discurso. ‘Esperanza’ es la palabra clave, porque sin ella nos manejarán de una manera aún más siniestra. La gente tiene que darse cuenta de que hay que volver a luchar por las cosas en las que creemos, como lo hicieron nuestros padres y abuelos. Ellos hicieron el camino de la tiranía a la libertad, y nosotros estamos haciendo el con- trario. En los tiempos que vivimos hay que tener esperanza de que las cosas se pueden cambiar. Los temas del disco recuerdan mucho a cosas de Border Community y, por ejemplo, algunos temas de Lemon Jelly y Nathan Fake. Claro, el último disco de James Holden me encanta, es muy oscuro y orgánico al mismo tiempo. Dextro son otros de los que más me gustan. También tengo los discos de Lemon Jelly. Los escuché mucho en su momento. Me encanta la luz que tienen. Para su tranquilidad y la de los suyos es el tema más propiamente pop del disco. Bajo un clima crepuscular nos abre los ojos a un atardecer tranquilo y tristón... ¿Es uno de vuestros temas favoritos? Tiene toda la pinta de que sí. Todos son hijos nuestros, pero, sí, este es uno de mis favoritos. Está inspirado en los discos en solitario de Michael Rother. Pasé muchas noches durmiéndome con ellos y penetraron en mi subconsciente. Era lo que tenía en la cabeza cuando lo hice. También me han dicho que recuerda a M83, cosa que me sorprende porque casi no los había escuchado cuando lo hice. Pero, sí, es cierto, M83 tiene muchas canciones con un ambiente parecido. Para mí el mejor tema del disco es el bellísimo, naif y atemporal Paisaje sumergido. ¿Nos podéis hablar un poco de cómo sur gió? Me alegra que te guste. Es un tema que empezamos a hacer después de terminar el disco anterior. Lo venimos haciendo en directo desde entonces y ha tenido muchísimos cambios hasta llegar a como está ahora. En principio era completamente lineal y poco a poco lo fuimos metiendo en una estructura de canción pop, con estrofas y estribillo. Los arreglos también han cambiado con el tiempo. Al final teníamos tantos que hicimos cuatro mezclas diferentes, cada una con distintas melodías. En cuanto a las influencias y referentes, son tantas que nos perdemos. Tengo la sensación de que habéis querido devolver a la música todo lo que ella os ha dado... ¿Van por ahí los tiros? ¿Es una especie de gran homenaje? Hay mucha parte de eso, pero yo creo que cualquier artista da a cambio de lo que recibe, es algo genérico. Luego hay otras consideraciones a tener en cuenta, pero todo parte de ahí. Nadie crea de la nada. En nuestro caso quizá esté más acentuado porque somos apasionados de lo que hacemos, y los motivos más relacionados con las necesidades del ego no están tan presentes. Amamos la música y todo lo que nos ha dado. Es justo que continúe la cadena. ¿Dónde se han grabado estos temas? Siempre empezamos las canciones en nuestros respectivos estudios caseros. Casi todo se graba en ellos, pero luego vamos a terminarlas a un estudio profesional. Para este disco estuvimos también en el estudio de Red Bull de Madrid, en Matadero. Sobre todo fue un lugar de encuentro para casi todas las colaboraciones que hemos tenido. Solo tenemos palabras de agradecimiento para todas las personas involucradas: Víctor, Oswaldo, Raúl... El ambiente del estudio y el clima que propician, a nosotros nos sirvió de mucho. Ahora, cuando escuchamos el disco terminado y todo lo que se hizo allí, vemos que supimos aprovechar lo que nos ofrecieron. Por último, la mayoría de las mezclas las hicimos en Granada, en el estudio Producciones Peligrosas. ¿Vuestro directo sigue sien- do muy orgánico? ¿Seguís dándole mucha importancia, por ello, a la improvisación? ¿Lo que queréis es sonar en directo como si fuerais una banda? Estamos preparando dos sets, uno en el que vamos Floren y yo solos, más orientado al club. En él deconstruimos las canciones y las creamos sobre la marcha, según nos lo pidan la noche y el público. Es más parecido a una sesión de Dj pero con máquinas. El otro set es con más músicos, como mínimo con un batería, pero la idea es ir sumando gente hasta llegar a formar una banda completa cuando la situación lo permita. ¿Remixes ya a la vista? Estamos haciendo contactos para sacar un disco con remixes. Pero no queremos hacerlo por que sí. Hasta que no tengamos a los artistas que nos gustan no vamos a dar el paso. Lee la entrevista completa en www.ocimag.com de analógico a digital BRUNA / THENCE REMIXES (SPA.RK) Sí, claro. Fui uno de los que cuando escuché el Thence, de bRUNA, dije que iba a ser uno de los mejores discos nacionales del pasado 2013 y eso que el año acababa de empezar. Y también pensé que los futuros remixes que acompañarían a esos temazos serían de ensueño disco-house-pop. Pero la realidad supera la ficción y puedo decir y digo que las cinco revisiones que presenta este Thence remixes son, simplemente, fascinantes. Destacar las maravillosas y muy clubbys de Marc Marzenit y Henry Saiz –para You've Been Light To Me y Won't Say It, respectivamente–, que vienen arropadas por las no menos estupendas que Alizzz Feat, Patrikc Baker y Lost Twin perpetran sobre Smell Memory y Closer. Cierra el disco una gran versión extendida que el propio bRUNA se calza de su increíble Magic Tweens. En fin, que Dios existe y desayuna cereales con leche, con Carles Guajardo, cada mañana. (Fernando Fuentes) THE DRUMS / ENCYCLOPEDIA (MINOR) Lo que me sorprendió de The Drums en su primer disco homónimo no fue la vertiginosa velocidad de Let's Go Surfing, sino la combinación de su versión de rock, surf y psicodélica con temas más oscuros e intimistas que casi sonaban a dark wave, acompañados de letras que iban de lo más simple y narrativo hasta temáticas extrañas, llenas de metáforas. Portamento tenía un formato parecido: Money para las pistas, How It Ended para los melancólicos de corazón. Aunque cualquiera pensaría que son de la costa oeste, el grupo neoyorkino vuelve ahora con su tercer disco en discordia, algo que casi parecía imposible tras una disolución, grupos en paralelo y, finalmente, el regreso. Encyclopedia es más comedido y más extraño. ¿No tiene sentido...? Puede que no. Incluso su hit pegadizo Kiss Me Again es menos salvaje, pero todos los temas suenan más crudos, más psicodélicos, más garajeros. Como una noche de campamento que se llena de locura, perversión, subidones y bajones de un grupo de sanos muchachotes norteamericanos. (Catalina Isis) KLAXONS / LOVE FREQUENCY (ALIVE RECORDINGS) Aquellos que por 2007 fueron adalides de eso que se llamó ‘nu-rave’ regresan a la palestra sonora con un Love Frequency que se puede considerar como un buen trabajo ¿de madurez? sin por ello tener que echarles años encima a los mendas. El caso es que en estos once temas hay mucho pop y también sacos de electrónica, pero siempre tratado desde un sentido underground del asunto... y hasta house. Aquella permanente búsqueda de lo comercial, el hit por el hit, ha quedado en el camino y aquí Klaxons, con tracks como There Is No Other Time, The Dreamers y sobre todo el temazo Out of the Dark alcanzan un estatus más que digno entre esos grupitos que quieren hacer pop de bailongo sin caer en esos espacios serrucheros y aberrantes que, por ejemplo, en este álbum viene de la mano de la horrenda Rythm Of Life... ¿Culpa de su productor, el inefable Tom Rowlands de The Chemical Brothers? No sé, ya se lo preguntaremos a él. (Fernando Fuentes) THE JUAN MCLEAN / IN A DREAM (DFA RECORDS) Vamos ya por la tercera vuelta: el disco y el house son los reyes de las pistas alternativas otra vez en toda Europa. Pero, para algunos, estos estilos nunca se fueron. DFA Records es uno de esos bastiones que han ido adaptando a los tiempos las bases disco con su espíritu alternativo: punk disco, disco rock, disco (y punto)... llámalo como quieras. Han sido fieles durante años a un sonido que ha ido y ha vuelto. The Juan MacLean es una de las bandas de la familia y en In a Dream, la vocalista Nancy Whang explaya todo su potencial. Desde unas lánguidas bases house hasta temas con guitarras o bases rotas, In a Dream es una delicia para los amantes del disco alternativo. La única pega es el uso excesivo de sonidos en todos los temas. Aunque depurar los temas es difícil, hay cortes excelentes y pisteros, como Here I Am o A Simple Design, que serían mucho más eficientes siendo un poco menos ruidosos. (Catalina Isis) INTERPOL / EL PINTOR (MATADOR) Doce años tiene ya el maravilloso álbum debut de Interpol, Turn on the Bright Lights, y este mes se celebra el décimo aniversario de su segundo disco, Antics. Mucho ha llovido desde entonces: formar parte de la banda sonora de programas de televisión, cerrar festivales, gira con U2... En este tiempo dos miembros de la formación original han caído y la banda se ha tomado tres años de respiro con este El pintor como resultado de un tiempo de reflexión. ¿Y qué ha cambiado? La voz de Paul Banks sigue cabalgando entre un extraño tono melancólico y subidones crudos. La guitarra de Daniel Kessler sigue marcándose cortas melodías que navegan la canción como una vela dirige un barco en alta mar. Pero lo que Interpol ha perdido de forma progresiva es su limpieza y sus silencios: esos que hacían que cada riff de guitarra te atravesara el corazón. El pintor es una buena colección de canciones que suenan a Interpol, con energía pero sin alma. Pintor, pero no artista. (Catalina Isis) VVAA / UNDERGROUND SOUND OF IBIZA/ MARC MARZENIT (BEDROCK RECORDINGS) Mientras alicata los temas que sustanciarán su próximo album, y que verán la luz en otoño de este año, Marc Marzenit saca tiempo para seleccionar, mixear y facturar una entrega de esa serie que tras el nombre sugerente de Underground Sound of... Ibiza intenta, en esta ocasión, recoger lo mejor del sonido que se baila en los espacios menos verbeneros de la isla blanca. El caso es que este mix, dividido en dos partes y sendos CD –una dedicada al piscineo diurno y otra al nocturneo– contiene temas de gente como Marco Bailey, King Unique, The Japanese Popstars, Sasha Carassi, Ramón Tapia, Dave Angel, Pig & Dan, Guy J y del propio Marzenit, que aporta su Fictional Crossover. El resultado es eso: resultón y efectivo tanto en la piscina como en el club... y de eso se trataba, ¿no? Mientras, esperamos ese nuevo álbum de un Marzenit que parece no conocer límites en lo que afecta a su talento... y hasta aquí puedo leer OCIosos. (Fernando Fuentes) MOONFACE / CITY WRECKER (JAGJAGUWAR) ¿Qué hace esta reseña aquí? Pura nostalgia. Esta es “mi mierda sobre su mierda”, diría un amigo –artista, para más referencias–. Moonface es el proyecto de la mitad del enérgico, explosivo y despiadado Wolf Parade. En Moonface, Spencer Krug se desnuda, vacía su energía y acerca al oyente interesado (que no son muchos) la misma melancolía y rabia hacia antaño con su banda, destilada a través de la tristeza: un piano, unas letras, un bosque salvaje cubierto de nieve que casi parece algo inocente. Cada vez que Moonface edita algo suena diferente. A veces demasiado abstracto, a veces demasiado melódico, demasiado pretencioso... Suele fallarle la cohesión que encontraba trabajando con Dan Boeckner (al que hay que seguirle con su nuevo proyecto, Operators). Es l’enfant terrible, el artista dolido, el personaje que engulló a la persona. En este caso, City Wrecker es demasiado simple e intimista. Pero no es tan fácil reinventarse con cada paso, él mismo lo dice: está “running in place with everyone”. (Catalina Isis) HENRY SAIZ / REALITY ADDENDUM (NATURA SONORIS) Siempre que nos encontramos ante un disco de presuntas caras B pensamos en que es material descartado, de segunda, desechos. Craso error, al menos en este caso. En esta colección de nuevos temas, o al menos inéditos, de Henry Saiz hay algunos que perfectamente podrían haber viajado a bordo de Reality is for those who are not strong enough to confront their dreams, pero el autor no lo estimó apropiado por diferentes razones de solo su incumbencia, pero que seguro afectan a su velocidad y alto contenido de bailongo. Y por eso este Reality Addendum es justo y necesario, y lo es porque recoge ese material de primera que Saiz guardó con ¿resignación? en su laptop y que ahora, gracias a dios, ve la luz de mediodía. Estos nueve cortes extras son puro baile: aquí Saiz se muestra en estado puro, y pasajes como The Nothing, Underworlds, Anubis o Idols nos retrotraen al artista de festival o club, menos conceptual y ambiental: más él. Este supuesto disco de descartes es un albumazo. (Fernando Fuentes) news diseño y proyectos PHARRELL X KAWS X COMME DES GARÇONS Pharrell Williams lanza una fragancia en colaboración con Comme des Garçons. Lo que ha tomado a muchos por sorpresa es el diseñador del arte para la botella: uno de los artistas contemporáneos más importantes del mundo, Kaws, más conocido en España por abrir el mundo del grafiti y los toys al mundo del arte más conservador desde su reciente exposición en la galería Javier López, de Madrid. La gráfica de Brian Donnelly adorna el envase de esta colaboración que marcará historia, tanto para la firma japonesa como para el multifacético Williams. Girl estará a la venta en puntos autorizados Comme des Garçons alrededor del mundo, y en Valencia estará a la venta exclusivamente en la tienda Linda Vuela a Río. Un triunfo mediático para Rei Kawakubo. www.comme-des-garcons-parfum.com IRIS VAN HERPEN X A MAGAZINE Iris van Herpen ha comisariado el nuevo número (el decimotercero para ser exactos) de A Magazine. Según ella, “la inspiración es una cuestión de sensibilidad. Es la capacidad de recoger del pasado, presente y futuro a medida que cambian junto a nosotros”. La diseñadora neerlandesa sigue en su línea, mostrando imágenes sugerentes. “En este número de A Magazine quiero afirmar la importancia de la alianza y la fraternización, de transgredir los límites experienciales de esas relaciones versátiles que son los catalizadores para la verdadera inspiración”. Hanne Gaby protagoniza una portada firmada por el fotógrafo Pierre Debusschere. Junto a las primeras imágenes del número, el teaser de la colección Voltage dirigido por Geoffrey Lillemon y Joost Korn nos enseña que la visión de Iris van Herpen va más allá de la moda para adentrarse en la del arte más conceptual y contemporáneo. www.irisvanherpen.com ARQTIST Pese a que (esperamos) el papel jamás desaparecerá para el mundo de la edición, el mundo interactivo se abre camino a pasos agigantados. Prueba de ello es Arqtist, una nueva revista interactiva diseñada para iPad, centrada en la creación y la transformación de espacios desde el punto de vista de la arquitectura, el arte y el diseño. Es gratuita, se edita en inglés y en español y está diseñada por Tactelgraphics. En sus ediciones #0 y #1 encontramos a gente de la talla del pintor Juan Olivares, artistas como Zhang Huan y Fabienne Verdier o los arquitectos Herzog y De Meuron. Un exquisitez al alcance de todos. www.arqtist.com SALÓN NUDE 2015 FRANCIS BITONTI X GAME OF LIFE Feria Hábitat Valencia convoca la decimotercera edición del Salón Nude, la plataforma más relevante del nuevo diseño del hábitat que anualmente se celebra en España y que en 2015 se celebrará del 9 al 13 de febrero, de nuevo en el marco de la iniciativa Nos Vemos en Valencia, que aglutinará la celebración conjunta en Feria Valencia de los certámenes Cevisama y Hábitat. Nude se configura como un auténtico vivero de innovación y creatividad, y por él han pasado a lo largo de sus doce ediciones gran parte de los diseñadores y estudios creativos que actualmente ocupan un primer plano en el ámbito del diseño nacional e internacional. La edición 2015 del Salón Nude ya ha abierto la participación a estudiantes, jóvenes diseñadores, creadores y escuelas de diseño. www.nudegeneration.com El diseñador de moda neoyorquino Francis Bitonti ha utilizado el modelo matemático Game of Life (ideado por el británico John Conway) para crear zapatos con gradientes de color en una impresora 3D. Francis Bitonti es conocido por el diseño del vestido impreso en 3D para Dita von Teese. En su colección cápsula cada zapato de plataforma tiene una forma ligeramente diferente. Los zapatos se generan procesalmente, lo que permite conseguir muchas configuraciones. Según comenta Bitonti, "Adobe está entrando en la industria del 3D-printing y es una cosa muy emocionante de ver. Esto va a ayudar a más diseñadores a empezar proyectos con la tecnología más puntera que existe. Es emocionante formar parte de estos avances". Muy Blade Runner todo. www.francisbitonti.com FDMODA LCI BARCELONA La Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Dulce es un referente en el sector formativo de la industria nacional e internacional, puesto que lleva más de un año siendo parte del grupo LCI Education Network, lo que permite a sus estudiantes ampliar su aprendizaje en 21 campus de 11 países gracias a la movilidad que facilita la red. Pero la oferta de LCI Barcelona no se limita a la moda. Probablemente su programa más popular también incluye títulos superiores equivalentes a un grado universitario en Diseño de Producto, Interiores y Gráfico, además de postgrados y másteres. La oferta en las diferentes áreas del diseño se ha ampliado y programado para responder a las necesidades laborales y empresariales actuales, por lo que cada una incorpora nuevos postgrados, como el de Diseño multimedia, la Animación 3D y las Aplicaciones digitales en el campo del diseño gráfico, y Coolhunting for Fashion Industry, Management de colecciones deportivas, Marketing digital y Redes sociales en el ámbito de la moda. Además, existe la oportunidad de recibir la formación en inglés, lo que aumenta posibilidades laborales a nivel internacional. No dudes en consultar su oferta formativa y diseñar un plan de futuro que te enriquezca laboral y personalmente. fdmoda.com AGUJERO NEGRO (CYGNUS X-1) La lucha entre la gravedad y el tiempo Texto: Marta Solsona / Foto: Paco Gómez para Matadero Madrid Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Esta es la definición de lo que da nombre a la obra de Björn Dahlem, Agujero negro Cygnus x-1, que toma el nombre del primer objeto astronómico así denominado por los científicos en el año 1971. Inaugurada el pasado mes de septiembre en Matadero Madrid, la imponente instalación se podrá visitar hasta el 11 enero de 2015. Una construcción que se transforma en una galaxia construida a escala humana compuesta de madera y objetos cotidianos. Esta escultura, que ocupa la antigua cámara frigorífica de Matadero Madrid, representa un concepto abstracto del espacio y la materia. Simula ese instante entre desesperado y cómico de lucha imposible contra la gravedad, al tiempo que congela la imagen de un proceso devastador de aniquilación total de las cosas que se ponen a su alcance. Toda la basura interestelar es absorbida y permanece girando alrededor por unos instantes, antes de desaparecer para siempre. No se basa en la estabilidad, sino en la fragilidad, que Dahlem ve como la condición de la definición de los conocimientos humanos. Nos sorprende con su simplificación al reimaginar las formas del universo. Hijo de físico, Dahlem nació en Múnich en 1974, y se interesó por esta temática y la llevó a su propia dimensión. Elige materiales e iluminaciones sencillas para, según él, mantenerse lo más cerca posible de la idea de la imagen inmaterial de la imaginación. Fascinado por la forma del universo, teoriza y representa la ciencia ‘popular’ y presentaciones paralelas de las utopías y la existencia humana. LONDON DESIGN FESTIVAL 2014 Creatividad sin límites Texto: Tactelgraphics / Foto: London Design Festival 2014 El recién terminado London Design Festival es uno de los más importantes eventos de diseño anuales a nivel mundial, y se celebra en la capital británica. El programa del festival se compone de más de 350 eventos y exposiciones protagonizadas por cientos de organizaciones asociadas en todo el espectro de diseño alrededor del globo terrestre. Fue concebido por Sir John Sorrell y Ben Evans. Sobre la base de la actividad del diseño existente en Londres, su concepto es crear un evento anual que promueva la creatividad de la ciudad, atrayendo a grandes pensadores, profesionales, comerciantes y educadores del país para ofrecer una celebración que acabe siendo ineludible. En los últimos doce años, sus exposiciones se han convertido en una de sus partes más vitales: cada una ofrece una mezcla de diseñadores, productos, charlas, instalaciones e innovaciones alojadas bajo un mismo techo. Estos eventos son puntos de encuentro para los compradores internacionales, prescriptores y medios de comunicación en general. El London Design Festival es un componente clave en la siempre creativa temporada otoñal londinense, junto a la London Fashion Week, la Frieze Art Fair y el London Film Festival. Fundada en 2003, su papel es el de celebrar y promover Londres como la capital mundial del diseño, así como una puerta de entrada a la comunidad internacional del diseño. 84 exhibiciones, charlas y talleres tuvieron lugar en el V&A, eje central del festival, y a su vez los cinco distritos del diseño de la ciudad acogieron hasta un total de 148 eventos. Un must. www.londondesignfestival.com JULES JULIEN Vectorizando sueños UNA PISTOLA-ARDILLA, CADÁVERES EXQUISITOS, SUEÑOS BAJO FORMA DE JEROGLÍFICOS... YA SEA SUTIL O GROTESCO, CON SU OBRA JULES JULIEN CUESTIONA LA REALIDAD DEL MUNDO QUE NOS RODEA. COMBINANDO FIGURAS Y OBJETOS FAMILIARES, PRESENTA UN MUNDO DONDE EL SÍMBOLO SE FUNDE CON LA HISTORIA Y DONDE LO EXTRAÑO SE ESCONDE TRAS DE LA UNIFORMIDAD DE SUS IMÁGENES METICULOSAMENTE VECTORIZADAS. JULES JULIEN NOS PERMITE EVADIRNOS EN SU MUNDO SUBTERRÁNEO DONDE LOS SUPERHÉROES SERÍAN EROS Y THANATOS Y LAS MAYORES QUIMERAS LUCIRÍAN TAN ATRACTIVAS COMO VENENOSAS. Entrevista: Tactelgraphics ¿Te acuerdas de cuándo empezaste a dibujar? Se remonta a mi infancia. Mi madre pintaba, y yo solía pasar el tiempo en su estudio. En el colegio se convirtió realmente en un hobby, en el recreo, en casa... Darme cuenta de mi propio progreso me animó a seguir y me hizo crecer. Me debatía entre la música y el dibujo, pero cuando al final del instituto me hablaron de los estudios de Artes aplicadas supe lo que quería hacer. Realmente no había mucha distinción entre el arte y las artes aplicadas, pero lo que vi fue 21 horas de dibujo y la formación profesional el resto de la semana. 21 horas de dibujo: eso me hizo soñar. ¿Cuáles fueron tus temas preferidos? ¿Tienen algo que ver con lo que haces ahora? Recuerdo que mis padres estaban preocupados porque dibujaba calaveras y esqueletos. Pero yo no me limitaba a eso. Que yo recuerde hacía retratos, desnudos, drapeadas, formas abstractas de las que se hacen mecánicamente cuando estás al teléfono, si no todo tipo de monstruos, eso me gustaba mucho... ¿Podías imaginarte viviendo del dibujo? Desde mis 15 años, una vez comenzado el curso de estudios en artes aplicadas, sí, completamente. Lo que no sabía es qué dirección decidiría tomar. Me gustaba todo y encontré mi camino. Así que he llegado a vivir de ello. Para un artista, el espacio donde se muestra es muy importante, ¿me equivoco? Está claro que cuando un artista tiene la oportunidad de exponer en un espacio potente es una ventaja. Empezando solo por el diseño de la exposición, ya no comienza con una página en blanco: dispone del sitio, y por mi parte lo lógico será dialogar con ese espacio que influye inevitablemente en el concepto de la obra. Es como un encuentro: descubriendo al otro aprendemos más acerca de nosotros mismos. Pero también creo que cada pieza o serie deben tener una autonomía propia, capaz de vivir de forma independiente al lugar. Quizás no será lo mismo, pero la capacidad de exhibir de nuevo un trabajo es frecuente, y también funciona. En cualquier caso, yo agradezco tener la oportunidad de desarrollar un trabajo en relación con un lugar. Rompe con la soledad del artista y lo obliga a bajarse de su pedestal, una especie de humildad forzada que lo ilumina desde un nuevo ángulo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Podrías anticiparnos algo? Mi proceso de creación es muy largo: una expo- sición por año más los encargos de diseño me generan mucho trabajo. Haga lo que haga, y aunque no es evidente para el resultado final, me documento mucho, leo todo lo que puede estar en relación con el concepto que tengo en mente. En cuanto a futuros proyectos, principalmente estoy con la próxima exposición individual que tengo, de la que ya me estoy empezando a documentar aquí y allá. Además de esto, he creado una serie de porcelanas, una vajilla a la cual le he puesto por nombre Collection Blanche, editada por TH Manufacture, para los que he realizado cuatro diseños exclusivos, más uno que es un cover de una pieza de una exposición pasada. Acabo de terminar la portada para un single de How To Dress Well con Truly Yours y Adidas. En breve empiezo una colaboración con otro proyecto musical, y otro con Laura Welsh y Jonny Stimson. ¿Qué diferencias dirías que hay entre tu trabajo como artista y tu trabajo como diseñador? Están bastante alejados el uno del otro. El entorno es totalmente diferente. En el diseño o la ilustración, es el cliente el que asume los riesgos con su encargo. Eso lo tengo muy claro y si algún mensaje tiene que salir del proyecto, es el cliente quien se lo atribuirá, aunque sea yo quien lo lleve a cabo. Es su producto, no el mío. Así que el proceso se inicia mediante el descubrimiento y la comprensión de la petición de mi cliente. No nace de mí. Cuando creo obra propia, es decir como artista, me introvierto, es una parte de mí lo que saco a relucir. Es infinitamente más personal. ¿Nos puedes anticipar algo de tu próxima exposición en Espai Tactel? La exposición se llamará Blue Series: a Romantic Cluedo. Enfrento mis propios recuerdos a los del visitante. Imágenes propias que presento de forma parcial, disociando los lugares, las personas, los objetos o las historias. El narcisismo de una urraca atraída por el brillo del espejo, el desvanecimiento del iris ante la muerte, una orgía de caramelos y estrellas... es un flashback estrellado, una historia caleidoscópica. ¿Quieres añadir algo? Estoy feliz de haber sido invitado por Ismael y Juanma a unirme a su elenco de artistas en la galería Espai Tactel de Valencia. Pocas galerías no se sienten intimidadas por piezas realizadas digitalmente. Su actitud y su proyecto están llenos de frescura. Para mí es un encuentro tanto humano como artístico. THE JOCKEY CLUB INNOVATION TOWER Utopías construidas DESPUÉS DE UNOS DUROS INICIOS Y DEBIDO A SU PERSISTENCIA, LA PRODUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA ARQUITECTA DE ORIGEN IRANÍ CON DESPACHO EN LONDRES, ZAHA HADID, HA IDO CRECIENDO CASI DE MANERA EXPONENCIAL. UNO DE SUS ÚLTIMOS EDIFICIOS ES THE JOCKEY CLUB INNOVATION TOWER, QUE ACOGE LA ESCUELA DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HONG KONG, LA MISMA CIUDAD EN LA QUE DISEÑÓ EL PROYECTO NO REALIZADO QUE LE DIO FAMA Y PRESTIGIO. Texto: Carlos Salazar / Foto: Iwan Baan, Doublespace, Virgile Simon Bertrand En 1983 Philip Johnson seleccionó un proyecto de Zaha Hadid para que formara parte de la exposición Deconstructivist Architecture en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ser tocado por la mano de este personaje omnipresente en la historia de la arquitectura del siglo XX suponía entrar en el Olimpo de los arquitectos. El proyecto seleccionado fue el ganador de un concurso para la construcción de The Peak Leisure Club, en Hong Kong. El aspecto del proyecto reflejado en los planos era sorprendente. Sobre una topografía modificada descansaba un artefacto en el que no se adivinaban las jerarquías habituales de la disciplina arquitectónica ni del orden ortogonal. Era un cúmulo de atractivas diagonales dinámicas que se entrecruzaban casi violentamente en una composición que recordaba las pinturas de Kandinsky. Esta propuesta no se construyó finalmente. En su lugar se construyó un edificio resuelto en un burdo estilo postmodernista propio de la época. Quizás esto venga justificado por el hecho de que un edificio que rompía todas las convenciones habituales conocidas hasta la fecha parecía más un producto de la fantasía, de la elaboración de una utopía en una época en que la tecnología del ordenador no se había implantado, lo cual hacía imposible, constructivamente, ese tipo de arquitectura desestructurada, basada en formas tremendamente expresivas y que hoy en día es posible y es habitual en nuestro imaginario urbano. Los dibujos y las composiciones estaban resueltas artesanalmente, tal y como se trabajaba hace treinta años. Es decir, dibujos elaborados a mano con la técnica de la delineación a tinta y en su caso también con pinturas acrílicas. Hadid no llegó a construir un solo edificio en la primera década de su carrera. Su aportación al mundo de la arquitectura se encasilló como un trabajo artístico experimental de cuidadas representaciones arquitectónicas, que quedaban distorsionadas para provocar algún efecto óptico mediante la superposición de diferentes perspectivas del mismo objeto. Quizás alguien que no haya seguido la carrera de Zaha Hadid no vea similitudes entre aquel trabajo y el que ahora nos ocupa. Ciertamente, en el primero podemos observar cuatro grandes vigas moviéndose en sentido horizontal, frente a una sucesión de bandejas que se mueven en altura en el segundo. Pero debajo de esa diferencia se halla un hilo conductor: la ambición en ambos casos de ser entendido como una extensión del entorno que lo rodea. En este caso y para conseguir su objetivo aplica su máxima de ‘fluidez total’, concepto con el que suele explicar los proyectos desarrollados recientemente. Fluidez que le da la geometría irregular del lugar en donde se asienta y el flujo circulatorio de las vías que rodean el edificio. Las referencias al flujo natural que marca los movimientos del edificio de Zaha empiezan por una serie de dibujos espontáneos que se podría calificar de gestos arbitrarios, pero que son totalmente intencionados. Mediante un programa de diseño parametrizado, hoy en día se puede resolver toda la complejidad formal que pueda presentar un proyecto para hacerlo construible, aunque muchas veces, en este tipo de operaciones, la prioridad no es el coste o la funcionalidad del edificio. Por el contrario, según algún estudio psicológico de referencia, el ser humano se siente atraído por escenarios que muestran un equilibrio entre coherencia, complejidad, legibilidad y ciertas dosis de misterio. Esta complejidad paisajística propia de la naturaleza es al mismo tiempo una fuente de relajación y estimulo para los que trabajan en este tipo de edificios. La variedad de estímulos visuales que se potencian con el movimiento del usuario hacen que se rompa la monotonía del día a día, la que puede provocar un espacio visualmente pobre. La aplicación de estas nuevas técnicas que hacen posible este tipo de arquitectura, junto con el coraje de algunos clientes, ha hecho que la demanda de este tipo de construcciones sea cada vez más frecuente. Después de ganar el concurso en 2007, tres años de desarrollo del proyecto y tres más de construcción, pasado todo este tiempo parece que finalmente con la construcción de The Jockey Club of Innovation Tower se cierra un bucle alrededor de la trayectoria de la arquitecta. Un edificio que se distribuye en una superficie de 15 000 metros cuadrados que acoge a 1 800 personas en espacios como salas de lectura, clases teóricas, clases de dibujo, talleres, espacios expositivos, cafetería y un espacio común de esparcimiento. Con el paso del tiempo las utopías arquitectónicas que imaginó Zaha y que ha sido posible construir la han convertido en uno de los pioneros de la nueva arquitectura de principios del siglo XXI en la medida que ha inspirado a nuevas generaciones de arquitectos y ha cambiado el panorama visual de esta disciplina. MONDO NATURE Texto y selección: Rosario Muñoz y Rubén Vidal DURANTE TODA SU EXISTENCIA EL SER HUMANO SE HA SERVIDO DE LA NATURALEZA PARA SUBSISTIR, DESARROLLANDO DIFERENTES TÉCNICAS PARA ADAPTARSE AL MEDIO PRIMERO Y SOMETIÉNDOLO DESPUÉS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. HEMOS PASADO DE CONVIVIR EN ARMONÍA Y RESPETO CON EL ENTORNO A EXPLOTARLO Y MALTRATARLO EN NOMBRE DE LA CIVILIZACIÓN. NOS ENCONTRAMOS AHORA EN EL SIGLO XXI, UN FUTURO PRESENTE QUE LOS ABUELOS DE NUESTROS PADRES IMAGINARON COMO UN MUNDO DE CIENCIA FICCIÓN CON AUSENCIA TOTAL DE NATURALEZA VIVA. AÚN NO HEMOS LLEGADO A ESO, PERO, AL IGUAL QUE NUESTROS BISABUELOS, INTUIMOS QUE EL DESARROLLO DE NUESTRAS SOCIEDADES NO ES COMPATIBLE CON LA PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA, UNA REALIDAD CADA VEZ MÁS VISIBLE QUE VA PESANDO EN LAS CONCIENCIAS INDIVIDUALES Y QUE, DE ALGUNA FORMA, ESTÁ SIRVIENDO DE INSPIRACIÓN A ARTISTAS Y DISEÑADORES PARA REMOVER LA CONCIENCIA SOCIAL. DESDE LA INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN TEXTIL RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE HASTA EL CULTIVO DE TEJIDOS CREADOS A PARTIR DE BACTERIAS, PASANDO POR LA SERIGRAFÍA ECOLÓGICA E INCLUSO LA REPRODUCCIÓN DE UNA MONTAÑA Y UNA CASCADA PARA DARLE FORMA A UN SILLÓN, SON SOLO ALGUNOS DE LOS GRANOS DE ESPERANZA QUE SE VAN ACUMULANDO EN ESE GRAN MONTÓN DE ARENA QUE HACE VISIBLE LA PREOCUPACIÓN DE UNA GENERACIÓN POR UN FUTURO INMEDIATO MEJOR Y MENOS AUTODESTRUCTIVO. 01 02 03 04 05 06 01 01. The Mineral Consoles Blue Edition. Maximo Riera. www.maximoriera.com / 02. Somewhere Over Summer. Tactelgraphics. www.tactelgraphics.com. / 03. Octfalls. Ryoichi Kurokawa. www.ryoichikurokawa.com / 04. Ana Locking, primavera-verano 2015. Mercedes-Benz Fashion Week Septiembre 2014. www.analocking.com. / 05. Camille Kachani. www.camillekachani.com.br / 05. Domsai. Bosa Cramiche. www.domsai.com 01 02 03 04 01. The Mineral Consoles. Maximo Riera. www.maximoriera.com / 02. The Phytophiler. Foto Omar Nadalini. www.dossofiorito.com / 03. Laforet Karajuku. Be Noisy. Foto Yasutomo Ebisu. Hair Make Up Katsuya Kamo. Art Direction & Graphic Design Rikako Nagashima. Design Naonori Yago. rikako-nagashima.com / 04. Parramyd. Kawamura-Ganjavian. www.studio-kg.com / 05. Baitogogo. Henrique Oliveira. Palacio de Tokyo de París. www.palaisdetokyo.com 05 01 02 03 04 05 06 01. Masha Reva x Syndicate. Botanical Layers (2012). Foto Synchrodogs. Modelo Lada Matis. Estilismo Masha Reva. www.mashareva.com / 02. Reserved Volumes Leaves. Mischer-Traxler. www.mischertraxler.com / 03. Hug. Yukary Hotta. cargocollective.com/yukarihotta / 04. Montanara. Gaetano Pesce para Maeritalia. Foto cortesía de Meritalia. www.meritalia.it / 05. Lightness (África). W Design Architecture Studio. www.wdas.co.za / 06. Humus. Giuseppe Licari. Tent Rotterdam 2012. Foto Janssen y Jan Adriaans. www.giuseppelicari.com arte y expos Las cartas de agradecimiento de Chiharu Shiota Texto: Marisol Salanova Siguiendo la estela de Louise Bourgeois, la artista Chiharu Shiota es conocida por sus obras con lana, tejidos y nudos como materia principal, y plantea instalaciones y performances con elementos referenciales de la cultura japonesa con un minucioso trabajo manual. Cartas de agradecimiento es la más reciente intervención que ha realizado y que se puede visitar hasta el 11 de enero de 2015 en el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC). La obra consta de auténticas cartas de agradecimiento, ese género tímido, cada vez más difícil de encontrar y parece que perdido cuanto menos escribimos sobre papel. Atendiendo al contexto de la ciudad e implicando a personas del entorno podríamos decir que es una obra en cierto modo interactiva. Es destacable que haya tenido lugar otra versión anterior de esta pieza en el Museum of Art, en Kochi (Japón). El EACC, apostando siempre por una línea expositiva de carácter arriesgado y experimental, acoge la propuesta de la artista en un momento clave, coincidiendo con su nombramiento para representar a Japón en la próxima edición de la Bienal de Venecia, que tendrá lugar en mayo de 2015. Shiota conecta con el público, que no es aquí un mero espectador, sino un visitante que recorre la pieza, entrando en ella y aproximándose a sentimientos profundos emanados por los objetos. Notas colgantes provocan diversidad de reflexiones sobre las relaciones interpersonales con un entramado de hilos que representan la comunicación pero también la incomunicación en una sociedad hiperconectada. Temas como la soledad, la diáspora, la memoria, el olvido, la palabra escrita son una constante en el trabajo de esta artista desde sus años de estudiante de pintura en la Seika Universidad de Kioto entre 1992 y 1996, previos a su establecimiento en Berlín, sede de sus creaciones en la actualidad o, lo que es lo mismo, centro neurálgico donde fluyen las ideas que por primera vez traslada a territorio español en unas condiciones tan especiales dadas las dimensiones del centro. Abramovic, Horn y Mendieta sirven de inspiración para la faceta performativa que busca unir las fuerzas de los cuerpos y la naturaleza, la corporalidad de los objetos manipulados por mano humana en su incesante tendencia natural a ritualizar. Con la voluntad de dibujar líneas en el espacio, Shiota traza sobre la geografía etérea del interior del edificio el rastro de una pertenencia. Cuando en 2012 expuso en Casa Asia de Barcelona una instalación más pequeña relacionada con estas temáticas y su característica técnica bajo el título Sincronizando hilos y rizomas, muy probablemente se estaba fraguando lo que ha derivado en tan sugerente muestra de arte por su estilo desconcertante y lleno de un encanto casi mágico. www.eacc.es arte y expos FROM SEX TO PUNK John Tiberi LO FEO NO SE VENDE Miki Leal La Térmica y Contemporánea presentan por primera vez en España la exposición From Sex to Punk, que nace como resultado de ese interés por la cultura popular, entendida como un elemento característico de toda una época o como un clima estético genuino que caracteriza todos los aspectos de la cultura, desde la museística a la baja cultura, esa ligada al consumo cotidiano. Y su objetivo principal es mostrar cómo la baja cultura puede influenciar rápidamente el arte, la música, la moda y esa que es considerada, en general, como alta cultura. From Sex to Punk analiza a través de una selección de medio centenar de fotografías de John Tiberi, fotógrafo y ex tour-manager de la legendaria banda Sex Pistols, las interferencias de esta cultura con la música y aquel cambio de época que es el punk, revolucionario movimiento nacido a mitad de los años setenta y una de las últimas revoluciones socioculturales de la segunda mitad del siglo XX, acontecida durante la crisis que sumía a Inglaterra en aquel periodo, y muy similar a la actual. La exposición, pues, se centra en las conexiones entre moda y cultura punk, en concreto explorando la influencia de un punto de referencia para ese nuevo estilo emergente: Sex, la tienda inaugurada por Vivienne Westwood y Malcolm McLaren en 1971 en el 430 de King’s Road, en Londres. Miki Leal inaugura la temporada artística de F2 Galería, espacio que toma el relevo de la Galería Fúcares, con la exposición individual Lo feo no se vende. El artista realiza con esta exposición un recorrido por el diseño industrial del siglo XX deteniéndose en cuatro hitos que revelan las raíces y la evolución de las preferencias estéticas del artista. A cada uno ellos dedica una suite de dibujos en técnicas mixtas: los diseños textiles de la Wiener Werkstätte, de la que reproduce un cartel de 1925; Raymond Loewy, el padre del diseño industrial norteamericano, al que toma prestado el título de la exposición, dándole su personal guiño sarcástico; la célebre pareja de los Eames, Charles y Ray, sobre quienes compone un ‘modesto’ relato políptico de diez piezas que entremezclan obra y vida; y, por último, el Grupo Memphis, fundado en los años 80 por Ettore Sottsass. Volcado permanentemente en la pintura figurativa, de la que ha sido uno de los más altos exponentes en sus ya casi quince años de trayectoria, Miki Leal ha sustentado lo mejor de su trabajo en su dominio del color, en su capacidad para desplegarlo en un enorme y sugestivo abanico, y en su excepcional voracidad imaginaria. Pocos artistas han puesto sobre el papel, y nunca mejor dicho, un universo tan rico de situaciones y momentos tan mágicos como convincentes. La Térmica, Málaga - Del 23 de octubre al 9 de enero de 2015 F2, Madrid - Hasta el 8 de noviembre de 2014 www.latermicamalaga.com www.f2galeria.com NAMELESS COTERIE Hell’o Monsters CASTLEHEAD Nelo Vinuesa Hell’o Monsters es un colectivo de artistas belgas con sede en Bruselas. Jérôme Meynen, Francois Dieltiens y Antoine Detaille, llevan más de diez años homogeneizando lenguajes y compartiendo soportes para crear lo que hoy es su internacionalmente reconocido universo. Un universo de seres híbridos envueltos en una narratividad intrigante que bebe, entre una gran diversidad de fuentes, de la iconografía e iconología medievales, el sustrato artístico y cultural surrealista belga o el arte óptico, el folclore e incluso la ciencia y el esoterismo. Con una técnica a veces rayana en un miniaturismo puntillista y unos acabados limpios y precisos, el colectivo va extendiendo su catálogo de escenas e ideas en un empeño casi obsesivo por ampliar y perpetuar su particular legado. Sus dibujos sobre papel, muro o madera, juegan a menudo con las tensiones del equilibrio físico, moral o morfológico; la oposición o dicotomía de las fuerzas o los conceptos, tales como la honestidad, la apariencia, la vacuidad, el sentido, el optimismo o la desafección. Los interrogantes de corte existencialista y los tópicos literarios clásicos como el acecho y la irrevocabilidad de la muerte o el carpe diem, son también temas recurrentes, que aparecen de manera más o menos explícita, pero casi siempre tratados con un cierto cinismo, una mordacidad estoica envuelta en confeti. Las pinturas de Nuelo Vinuesa (Valencia, 1980) se presentan como una serie de fotogramas extraviados, fragmentos de una narración que se construye en torno a la idea de espejismo, fenómeno que hace referencia a la distorsión de la percepción sensorial, a la apariencia engañosa de algo que nos lleva a apreciar la realidad erróneamente. Su misterioso mundo se construye mediante imágenes simbólicas estableciendo conexiones entre lo fantástico, lo espiritual y lo mágico. Por otro lado, hay cierto romanticismo en las vibrantes composiciones que plantea el pintor, un anhelo por lo lejano, por lo infinito. Interesado en las relaciones entre individuo, paisaje y naturaleza, en sus obras aparecen referencias a la pintura clásica, a la estética esquemática de los videojuegos arcade, a la ciencia ficción, el cómic o el cine de animación. En sus videopinturas utiliza el potencial narrativo de la imagen en movimiento para investigar nuevas formas expresivas mediante la práctica pictórica, y explora así las posibilidades estéticas, espaciotemporales y rítmicas del soporte audiovisual en oposición al carácter estático del lienzo. La galería Espai Tactel nos invita a descubrir una muestra en la cual el tiempo queda detenido, aprisionado incluso, en los límites del espacio, pero también en la cronología de su época. Delimbo Gallery, Sevilla - Hasta el 15 de enero de 2015 Espai Tactel, Valencia - Hasta el 7 de noviembre de 2014 www.delimbo.com www.espaitactel.com arte y expos OBRAS DE HISTORIA Carolee Schneemann ESPEJISMOS / MIRAGES Colectiva Carolee Schneemann es conocida por sus trabajos pioneros en el campo del cine y la videocreación relacionados con el feminismo, los discursos sobre género y la sexualidad. Fue asimismo una pionera en el campo del videoarte, la instalación y la performance, así como una exponente seminal de las aplicaciones políticas y formales del collage al usarlo en fotografía, pintura y vídeo. Obras de historia se centra en subrayar su compromiso con el registro de la historia en el momento en que ciertos acontecimientos tienen lugar. Esta retrospectiva repasa las creaciones de la artista como una destacada representante de una nueva forma de entender el género tradicional de la pintura de historia. Desde Meat Joy (1964) hasta algunas obras que critican las intervenciones militares en Vietnam o los conflictos en el Líbano, concluyendo con piezas recientes como el fotomontaje Terminal Velocity (2001). La obra de Carolee Schneemann en relación a la historia contemporánea no solo hace al público testigo de los intereses y preocupaciones de la artista, sino de la variedad y multidisciplinariedad de su producción. Obras de historia yuxtapone performances filmadas y los efectos collage de Meat Joy con las proyecciones de Viet Flakes y Snows o las instalaciones More Wrong Things o Precarious, acompañadas de una selección de dibujos y fotografías. Vivimos tiempos difíciles en el sector del arte contemporáneo español. La crisis económica ha agravado muchos de los problemas ya existentes, tales como el descenso de la actividad cultural, la reducción (y en algunos casos la supresión) de la financiación pública destinada a cultura, los recortes a las ayudas para promocionar el arte contemporáneo español en el mercado internacional... Además, las compras institucionales han ido desvaneciéndose poco a poco debido a los recortes y a la mala gestión, y los museos insisten en programaciones erráticas carentes de interés. Estos son solo algunos de los problemas, a los que hay que sumarles la subida del IVA y unas leyes muy poco favorables. Pese a este panorama cultural, siguen floreciendo nuevos espacios y profesionales que parecen buscar un oasis en medio de un desierto como si de un espejismo se tratase. Las galerías participantes en esta exposición son ejemplos de la nueva hornada de espacios dedicados a promover el arte contemporáneo en toda la geografía española, si bien para la elección de cada artista se ha tenido siempre en cuenta que respondan al concepto de ‘espejismo’. La exposición Espejismos / Mirages no entiende de jerarquías, se muestra libre, desacomplejada de todo concepto high culture, para de ese modo retrazar la senda de la nueva contemporaneidad. MUSAC, León - Hasta el 7 de diciembre de 2014 musac.es Mister Pink, Valencia - Hasta el 31 de octubre de 2014 www.misterpink.net METAMORFOSIS. VISIONES FANTÁSTICAS Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay ALLES KLAR Ubay Murillo La exposición, en coproducción con el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, muestra la obra de cuatro figuras clave del cine de animación: Ladislas Starewitch, Jan Švankmajer y los hermanos Quay. Comisariada por Carolina López Caballero, estudiosa y promotora del arte de la animación, la muestra presenta en profundidad la obra de estos cuatro cineastas con un universo común en el que conviven la inocencia, la crueldad, la voluptuosidad, la magia y la locura. Generadores de paisajes inquietantes y poéticos, algunas veces grotescos y otras fantasmagóricos, estos cuatro cineastas se han convertido en referentes, entre otros, de los realizadores estadounidenses Tim Burton y Terry Gillian. A través de marionetas, dibujos, grabados, esculturas, pinturas, pósters, fotografías, libros, sets, objetos, etc., la exposición se presenta como un recorrido por su trayectoria fílmica y por las piezas que han construido para la realización de sus películas. Jan Švankmajer y los hermanos Quay han realizado una instalación específica para esta muestra, que también reúne obras de Goya, Ensor, Kubin, Arcimboldo, Méliès y Luis Buñuel, entre muchos otros. Esta muestra despierta la curiosidad por un grupo de artistas que, por su radicalidad, es pertinente releer en el marco del presente cultural y contextualizar su potencial subversivo. Ubay Murillo expone en Twin Gallery del 30 de octubre al 29 de noviembre la muestra Alles Klar, un proyecto realizado exprofeso para la galería en el que reflexiona sobre el capitalismo como generador de deseos y sueños, y cómo estos, que muchas veces se tornan pesadillas, conforman un cuerpo físico, pero también social. Una fantasmagoría tanto del cuerpo, que se ofrece como reclamo en los medios de donde salen estas imágenes, un cuerpo desaparecido, fragmentado, distorsionado o desubicado, como una fantasmagoría social, pues ese desmembramiento también encuentra eco en la situación de Europa actual. La exposición estará compuesta por pinturas de las series Big Smile y Alles Klar, además de collages. Las obras que componen la serie Alles Klar, título también de la muestra, surgen a partir de la campaña de publicidad de una casa de moda europea que se presenta en los medios al mismo tiempo que se produce la quiebra de Lehman Brothers. Unas imágenes que, para el artista, suponen casi un epítome de lo que pasaba en esos momentos y lo que iba a suceder durante estos años. Así, el título de la muestra ironiza con lo que se encuentra el espectador en la galería, puesto que esa expresión de uso común en Alemania, donde reside el artista desde hace ocho años, podríamos traducirlo como ‘todo claro’ o ‘todo en orden. La Casa Encendida, Madrid - Hasta el 11 de enero de 2015 Twin Gallery, Madrid - Del 30 de octubre al 29 de noviembre 2014 www.lacasaencendida.es www.twinstudio.es arte y expos ¡BUENA SUERTE! Ruth Gómez LOS MARIDOS NO CENAN EN CASA Martín y Sicilia Con ¡Buena suerte!, Ruth Gómez alude a esta necesidad actual de reinventarnos para no rendirnos, de cambiar para superar la inacción o el temor trazando un arco metafórico entre realidad social humana y la regeneración y resistencia biológicas. Su visión es optimista, no solo por las formas empleadas, su cuidado y personal estilo en el que entremezcla hiperrealismo, pop y la idealización colorista del anime japonés. Ruth Gómez nos da ánimos para que observemos el cambio, impuesto o voluntario, como una apuesta vital hacia un nuevo comienzo, donde se convoca a la suerte como compañera de viaje ideal. La regeneración es la capacidad que poseen algunos seres vivos, animales y vegetales, de reactivar su desarrollo para restaurar tejidos faltantes. Es la cualidad que permite a la lagartija recomponer su cola si la pierde. O a cierto tipo de medusas tener una vida infinita e ilimitada, renovando todo su ser, todas sus células, cada cierto tiempo. La resistencia es la capacidad para hacer frente a ataques de agentes bióticos o abióticos: desde plagas y parásitos a cambios ambientales extremos. Esta exposición retrata un particular y fascinante zoológico de especies capaces de reinventarse, regenerarse, resistir y sobrevivir. Actúan como amuletos o fetiches de un cambio enriquecedor por venir. José Arturo Martín y Javier Sicilia (1974 y 1971, Santa Cruz de Tenerife) trabajan juntos como artistas desde 1995. En la exposición Los maridos no cenan en casa, los artistas hacen hincapié en los patrones de masculinidad y su decadencia. Y en este aspecto consideran algunas variables que pueden explicar la crisis de la masculinidad. La primera es el surgimiento y desarrollo de los feminismos, que cuestionan las relaciones de poder entre los géneros y la aparición de hombres que no han sido socializados con éxito y que no aceptan los patrones de deseo y aspiraciones impuestas al género masculino: poder, trabajo, ausencia de características femeninas, tolerancia al dolor y al sufrimiento, incapacidad para transmitir sentimientos, etc. Por otra parte tratan la fractura del capitalismo, un sistema que promueve valores masculinos como el éxito, el alcance y la jerarquía y que con la irrupción de la mujer en el ámbito laboral se ve amenazado. La decadencia de la masculinidad no habla de una pérdida de responsabilidades del hombre, sino de una mutación de un modelo de hombre y de cómo una estructura social piramidal va desapareciendo y dejando paso a una más horizontal e igualitaria para ambos géneros. Una exposición que deja constancia de por qué estos artistas son una referencia del arte joven español en todo el mundo. La New Gallery, Madrid - Hasta el al 8 de noviembre de 2014 N2, Barcelona - Hasta el 30 de octubre de 2014 www.lanewgallery.com www.n2galeria.com NIVEL CERO Rubén Guerrero RIOTS Norbert Bisky Rubén Guerrero (Utrera, Sevilla, 1976) presenta Nivel cero, un trabajo realizado específicamente para la galería Luis Adelantado de Valencia, en la que podremos ver alrededor de quince pinturas inéditas de muy diversos formatos. Su trabajo explora el espacio pictórico como asunto de reflexión haciendo hincapié en conceptos como el marco, el soporte o los extremos. Guerrero emplea diferentes estrategias, como los primeros planos extremos, los motivos de forzada frontalidad o incluso ejercicios de trompe-lóeil, que vienen a coincidir todos en su incapacidad para diferenciar el motivo representado del fondo del lienzo, la pintura de su propio soporte y encuentra de este modo un lugar coincidente entre la representación ilusoria del motivo y la veracidad de su propio soporte. Con estas tácticas coloca al espectador en el umbral de dos espacios separados por el propio soporte pictórico, y empleando la pintura casi como material de construcción convierte el plano pictórico en un elemento arquitectónico hermético de superficies densas y opacas. Dentro del conjunto de obras expuestas conviven posicionamientos pictóricos muy distintos: planteamientos cercanos a la abstracción, ejercicios figurativos o desvíos acumulativos, todos empleados para hacer hincapié en los límites del cuadro como argumento de su propia pintura. Norbert Bisky (Leipzig, Alemania, 1970), estudió Arte en la Universidad de Berlín, en Salzburg Summer Academy, en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y completó su formación con un Master Student en UdK, Berlín y en la Foundation Künstlerdorf Schöppingen en Alemania. Riots, su segunda exposición individual en la galería Espacio Mínimo, muestra nuevos trabajos sobre lienzo y sobre papel relacionados con los disturbios y revueltas que están aconteciendo últimamente en diversas partes del mundo y que se mezclan con otros elementos en una instalación creada para esta muestra. Las pinturas de Riots tienen como motivo temático la estética de los grupos violentos, el modelo de las manifestaciones de masas y los héroes solitarios. Pero Bisky no toma parte con sus obras en los conflictos, sino que investiga la estética y la fascinación que ejercen los grupos rebeldes y su imagen desde los cuadros históricos (los de Goya, por ejemplo) a los últimos posts y selfies que circulan en los últimos tiempos en los medios sociales. El centro de la exposición es un retrato de un manifestante que cuestiona nuestra fascinación por los héroes y que se integra en una instalación que plasma el rastro dejado por uno de estos disturbios. El artista aleja la mirada de los contenidos para centrar su atención en las cualidades formales de la pintura. Luis Adelantado, Valencia - Hasta el 14 de noviembre de 2014 Espacio Mínimo, Madrid - Hasta el 8 de noviembre de 2014 www.luisadelantado.com www.miscelanea.info Fotografía: Alex Doucet Asistente de fotografía: Tamara Arranz Estilista: Natalia López Hair & Make Up: Cynthia de León Modelo: Asier Goñi - Uno Models - www.unobcn.com Capa AMAYA ARZUAGA, sudadera NIKE, vestido CARLOS DIEZ, casco ASSAAD AWAD Camiseta y chaleco AMAYA ARZUAGA, pantalón ANTONY MORATO, bufanda LEVI'S, collar ASSAAD AWAD Jeans CHEAP MONDAY, camisa CARLOS DIEZ, jersey DIESEL, hombreras HALO&CO, brazalete y collar ASSAAD AWAD Pantalón y bermudas NIKE, sudadera CARLOS DIEZ, mochila CAMPER Chaqueta ENCINAR, camisa DIESEL, pantalón ASSAAD AWAD, calcetines REEBOK, zapatillas CONVERSE, anillos ASSAAD AWAD Abrigo AMAYA ARZUAGA, chaqueta y pantalón DIESEL, camiseta PEPE JEANS, collar y anillo ASSAAD AWAD Mono y arnés ASSAAD AWAD, camisa CARHATT WIP, chaqueta HERIDA DE GATO, reloj ARMAND BASI, gafas MICHEL HENAU Fotografía: Alex Doucet Asistente de fotografía: Tamara Arranz Estilista: Natalia López Hair & Make Up: Cynthia de León Modelo: Xixia - Uno Models - www.unobcn.com Chaqueta DIESEL, sudadera BERSHKA, falda PEDRO DEL HIERRO, mallas NIKE, zapatillas CONVERSE Chaqueta DIESEL, falda AMAYA ARZUAGA, sudadera NIKE, gorro REEBOK, zapatillas CONVERSE Chaqueta PEPE JEANS, jeans LEVI'S, camiseta NIKE, top AMAYA ARZUAGA, zapatos STUART WEITZMAN Pantalón, camiseta y botas DIESEL, chaqueta AMAYA ARZUAGA, collar DAVID HAVILLIO Chaqueta y falda UKE, camisa PEPE JEANS, malla NIKE OCIMAG SUBSCRIPTION BY SUPREMEBEING SupremeBeing es una marca británica que surge de la cultura callejera, su arte, su música, su rollo... Sus colecciones se alimentan de la realidad de lo que sucede en las calles de sus ciudades, una efervescencia de actividades lícitas e ilícitas que representan la cotidianeidad de las especies que las habitan. Lo nuevo de SupremeBeing para esta temporada se inspira en las noches de las urbes inglesas, donde la oscuridad es cómplice de los movimientos de una cultura que no deja de reaccionar ante una sociedad regida por la opresión de las modas. En esta edición OCIMAG #61, los primeros en suscribirse se llevan una camiseta SupremeBeing, una prenda cargada de cultura street y solo apta para sibaritas urbanos. www.supremebeing.com Consulta condiciones y suscríbete online. www.ocimag.com